Перспектива в изобразительном искусстве: где и как их применять.
- Перспектива в изобразительном искусстве
- ПЕРСПЕКТИВА • Большая российская энциклопедия
- Виды перспективы — искусство, презентации
- О перспективе, кратко — Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве
- Рисунок и перспектива — М. В. Фёдоров
- N моментов теории перспективы: imit_omsu — LiveJournal
- Понимание перспективы и глубины картины
- точек зрения и критика | Введение в концепции искусства, SAC, ART100
- перспектива | искусство | Britannica
- Перспектива | Encyclopedia.com
- Важность перспективы в искусстве | Майра Наито
- Границы | Соединяя искусство и мозг: взгляд художника на визуальную неопределенность
- Введение
- Перцептивный феномен визуальной неопределенности
- Краткий обзор визуальной неопределенности в истории искусства
- Создание неопределенных изображений
- Научные основы визуальной неопределенности
- Научные эксперименты по визуальной неопределенности
- Искусство, наука и мозг
- Заявление о конфликте интересов
- Благодарности
- Список литературы
- (PDF) Используют ли художники линейную перспективу для изображения визуального пространства?
- Интеллект Книги | Провокация поля
Перспектива в изобразительном искусстве
12.09.2017
Художники еще с давних времен пытались передать трехмерность окружающего мира. Благодаря различным инструментам в искусстве, таким как перспектива, соотношение, размерность, толщина линий и другим элементам, художники боролись с природой и ее законами. Слово «перспектива», когда оно применяется к искусству, означает точное изображение объектов с определенной точкой начала на двумерной поверхности, так что их относительная высота, ширина и положение друг к другу создают глубину.
Одержимость передачи элементов окружающего мира, которая была настолько сильной, насколько это возможно, создала потребность в поиске перспективы в искусстве, помогая художникам. Признавая, что мир не является плоским и что объекты кажутся меньшими или большими в зависимости от движения и места размещения, художники начали свои исследования перспективы еще в ранний период истории искусства. Перспектива сформировалась как одно из традиционных правил творчества и была сильно изменена в начале XX го века крупными авангардными движениями, такими как импрессионизм, кубизм и абстрактное искусство.
Пьетро Перуджино «Христос вручает ключи Святому Петру»
История перспективы в искусстве
Несмотря на то, что многие думают, что средневековые художники отвергли идею перспективы в искусстве и сосредоточились на создании плоских, красивых и легко понятных религиозных образов, картины XIII века демонстрируют понимание масштаба. Цифры на переднем плане были нарисованы больше, чем цифры на заднем плане, но именно здесь анализ пространства и глубины и остановился. Во времена Ренессанса, известного как период возрождения и гуманизма, когда Европа оправилась от черной чумы, итальянский город Флоренция был центром художественной силы. Знаменитая семья Медичи управляла городом, нанимала художников и архитекторов, чтобы отразить новое рождение и потребность в инновациях. Произведенные шедевры искусства, церкви и здания отражают слияние науки и творчества, которые помогали авторам в их работах.
Линейная перспектива и зеркало
Ответственный за основные инновации и создание одного из главных принципов перспективы в искусстве – линейной перспективы, Филиппо Брунеллески являлся главным архитектором и инженером итальянского Возрождения. С его экспериментом – использованием зеркала с отверстием, Филиппо Брунеллески предложил художникам математическую систему для проецирования трехмерного мира на двумерную поверхность на бумаге или холсте.
Сальвадор Дали «Таинство Тайной Вечери»
Что такое линейная и воздушная перспектива?
В качестве одного из двух терминов, используемых для определения аспектов перспективы в искусстве, линейная перспектива связана с идеей о том, что объекты с аналогичным размером кажутся меньшими по мере увеличения расстояния между ними и зрителем. А эффекты, которые атмосфера оказывает на объекты, когда они отдаляются на расстояние, называют воздушной перспективой. Теория о воздушной перспективе относится к теории цвета – чем больше объекты отдаляются от глаз зрителей, тем они ближе расположены к голубой линии горизонта. Создание такого расстояния также отражает экстремальный контраст между светом и тьмой, насыщенность цвета и количество деталей в художественном произведении.
Гюстав Кайботт «Европейский мост»
Чтобы воссоздать мир как можно лучше, художники использовали систему линейной перспективы, которая проектирует иллюзию глубины на двумерную плоскость с использованием точек схода, где все линии встречаются на уровне глаз, на горизонте. Линия горизонта в системе представляет собой самое удаленное расстояние. Ортогональный фон может быть выведен из нижней части плоскости изображения, определяя передний план пространства. Точки формируют пространство, в котором художник может расположить свои элементы, будь то фигуры, архитектура или другие объекты.
Раньше художники использовали только одну точку схода, и размещение такой центральной точки предполагало иерархический порядок внутри картины. Этот метод использовался в религиозных картинах, где точка схода намеренно помещается на утробу Марии, чтобы указать центр бытия и саму мать Христа. Это размещение точки имеет религиозное значение и может не относиться к намерению создать рациональное перспективное пространство. Потребовалось более 400 лет, чтобы развить идею двух точек схода, и сегодня мы понимаем, что объекты, содержащие параллельные линии, могут иметь одну или несколько таких точек.
Известные художники, которые использовали перспективу в искусстве
Линейная перспектива Филиппо Брунеллески
Первой всемирно известной картиной, в которой появилась линейная перспектива, был шедевр Филиппо Брунеллески, но художник Мазаччо был первым, кто смог продемонстрировать результат новых правил перспективы в живописи. Эпоха Возрождения познакомила мир со знатными художниками, такими как Леонардо, итальянским скульптором Микеланджело, Рафаэлем, Боттичелли и Тицианом. Они использовали этот художественный метод и создали картины, которые заняли свое место в искусстве. Этот метод был еще более часто использован во времена барокко и неоклассического периода, в течение которого французская художественная сцена и ее художники написали свои шедевры.
Наступление XX века и новое лицо живописи
В начале ХХ века искусство восстало против традиционного понимания живописи. Стремясь развить новый способ увидеть мир и создать новую эстетику визуального языка, Павел Сезанн первым задал вопрос об основополагающей структуре своих объектов. Художник отверг законы классической перспективы, создавшие иерархию традиционного искусства, и позволил каждому объекту быть независимым на картине. Он был сосредоточен на взаимосвязи между объектами, а не на традиционной одноточечной перспективе.
Пабло Пикассо «Девицы Авиньона», 1907
Кубизм, рассматриваемый как поистине революционный стиль современного искусства, разработанный Пабло Пикассо и Жоржем Браком, был создан с целью отражения модернизации мира и дальнейшего повышения необходимости в новом подходе к изучению вещей. Упрощенные геометрические фигуры, угловые и структурные картины кубизма отражают интерес к искусству, стилизации и абстракции. Смещение фокуса от полной картины до ее частей отбросило традиционное понимание перспективы. Фокус на цвет во время фовизма, продемонстрированный в картинах Анри Матисса, показал смещение в исследованиях искусства. Плоские области яркого цвета наряду со стилизацией фигур фокусировались не на создании глубины внутри картины, а на форме и ее упрощении. Последний удар, так сказать, произошел благодаря Василию Кандинскому. Как основоположник абстрактного искусства, Кандинский сделал переход от «реального мира» к геометрическим формам и духовным аспектам цвета, что полностью изменило искусство. С этого момента искусство не должно было отражать природу, как она есть, а, скорее, как ее глубоко понимали и воспринимали.
Василий Кандинский «Композиция»
Использование перспективы в современном искусстве
Слева – Феличе Варини– Геометрическое анаморфотное искусство. Справа – Анаморфотное искусство с зеркальным отражением
Создаваемый многими веками, линейный перспективный метод до сих пор применяют различные дизайнеры, архитекторы и художники. Слияние науки, техники и искусства предоставило различные цифровые программы, которые помогают авторам применять этот метод и создавать различные трехмерные цифровые произведения. С другой стороны, многочисленные эксперименты с восприятием пространства пытаются изменить понятие реального, отраженного в растущем числе иллюзорных произведений искусства. Рассматриваемый как один из методов, который исследовал то, как художники представляли красоту мира, перспектива в искусстве – это не только композиционный инструмент, но и отражение необходимости понимать, как человеческий глаз воспринимает пространство, которое окружает нас всех.
ПЕРСПЕКТИВА • Большая российская энциклопедия
ПЕРСПЕКТИ́ВА (от лат. perspicio – ясно видеть), система изображения объёмных тел и построения иллюзии трёхмерного пространства на плоскости или к.-л. иной поверхности, учитывающая их пространственную структуру и удалённость отдельных их частей от наблюдателя.
1) П. в математике. С точки зрения геометрии П. – способ изображения фигур, основанный на применении центр. проектирования (см. Проекция). Для получения перспективного изображения к.-л. предмета проводят из выбранной точки пространства (центра П.) лучи ко всем точкам данного предмета. На пути лучей ставят ту поверхность, на которой желают получить изображение. Пересечение лучей с поверхностью даёт искомое изображение предмета; на рис. 1 – перспективное изображение предмета на плоскости (линейная П.), на рис. 2 – на внутр. поверхности цилиндра (панорамная П.), на рис. 3 – на внутр. поверхности сферы (купольная П.). Перспективные изображения параллельных прямых пересекаются в т. н. точках схода, а параллельных плоскостей – в линиях схода.
Параллельная (билатеральная) перспектива. Дай Цзинь.
2) П. в изобразительном искусстве – система приёмов организации пространственного впечатления, которая может быть связана со строго математич. построениями (или быть свободной от них), а также устаревшее обозначение жанра архит. пейзажа или интерьера.
В первобытном иск-ве, иск-ве Древнего Востока и античности господствовал аспективный подход, передающий изображаемый объект без связи с окружающей средой. Разные виды проекций, в т. ч. прямая П., были известны римско-эллинистич. культуре. Ещё Евклид описал сходящиеся конусообразные лучи зрения в труде «Оптика» (3 в. до н. э.), заложив науч. базу для теории проекций. Витрувий обосновал «виды расположения», т. е. проекции – горизонтальную (ихнография – план), фронтальную (орфография – фасад) и центральную (скенография – совр.
В иск-ве стран Дальнего Востока (кит. пейзаж «горы – воды», япон. гравюра бытового жанра укиё-э) применялась параллельная (билатеральная) П., представляющая изображение с высокой точки зрения, когда параллельные линии не пересекаются, а центр проекции отсутствует (располагается бесконечно далеко). Горизонт находится вверху, пространственные планы выстраиваются ярусами; границы планов маскируются туманом (применяется эмпирически освоенная воздушная П.).
Обратная перспектива. «Богоматерь Одигитрия на троне с предстоящими». Икона нач. 15 в. Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
В иск-ве Византии и ср.-век. европ. иск-ве применялся способ т. н. обратной П., состоящий в совмещении точки зрения и точки схода: перспективные линии сходятся к зрителю, сокращая предметы к переднему плану и расширяя в глубь изображения; линия горизонта отсутствует. При этом одна композиция может сочетать неск. точек зрения (они же – точки схода).
Отд. приёмы линейной П. – такие как стремление параллельных линий к схождению в одну точку – были эмпирически известны уже художникам Проторенессанса (Джотто, А. и П. Лоренцетти). В эпоху кватроченто складывается науч. линейная П., которая опиралась на достижения оптики. Её открывателем считается Ф. Брунеллески. Прямая линейная П. – способ изображения фигур, базирующийся на применении центр.
Прямая линейная перспектива. Мазаччо. «Святая Троица с Богоматерью, святым Иоанном Евангелистом и донаторами». 1427. Фреска в церкви Санта-Мария- Новелла (Флоренция).
Трактат Витрувия сыграл важную роль в становлении ренессансной теории П. , представленной в сочинениях Л. Б. Альберти, Л. Гиберти, Пьеро делла Франчески, А. Филарете, А. Дюрера, К. ван Мандера, Гвидобальдо дель Монте. В своих сочинениях и худож. практике Леонардо да Винчи дополнил линейную П. световоздушной и цветовой (тональной) перспективой. Наиболее полное изложение приёмов построения П., подытоживающее её развитие в эпоху Возрождения, было дано итал. учёным Гвидобальдо дель Монте в «Теории перспективы» (1600).
В 17 в. худож. П. отделяется от научной, разрабатываемой далее как раздел начертательной геометрии. В эпоху барокко на смену ренессансной фронтальной П. приходит угловая П. (итал. scena con angolo – сцена с угла), т. е. восприятие и изображение предмета (как правило, архит. сооружения) в ракурсе, не фронтально, а под углом. Угловую П. применял Фердинандо Галли-Биббиена, впервые описавший её в трактатах «Различные средства перспективы» (1704), «Гражданская архитектура…» (1711), а также Дж. Б. Пиранези, Ю. Робер, П. Гонзаго и др. Голл. художники 17 в. и мастера-ведутисты венецианской школы в 18 в. широко применяли прямую П., допуская её утрирование (т. н. ускоренная П. в произведениях Б. Беллотто). Этому впечатлению способствовало использование камеры-обскуры. Различают также «военную» П. – с точкой зрения сверху, при которой линия горизонта находится вверху или за верхней границей изображения, применяемую в топографии, иногда – в иконописи (напр., в произведениях псковской школы), станковой живописи и графике.
Угловая перспектива. Г. Робер. «Античные развалины, служащие общественной купальней». 1798. Эрмитаж (С.-Петербург).
Особые разновидности П. используются для построения объёмно-пространственных изображений на криволинейных поверхностях. Панорамная П. , при которой точка зрения находится на центр. оси цилиндра или в центре сферы, а точек схода – множество на линии горизонта, применяется в иск-ве панорамы. Наклонная П. используется при проецировании на плоскость, пересекающую перспективные лучи под наклоном, а не перпендикулярно, напр. при изображении высоких зданий с близкого расстояния снизу или сверху. Плафонная П. применяется при декорировании потолков (плафонов), при этом используется точка зрения снизу; линия горизонта оказывается ниже изображения, при этом применяется т. н. вспомогательный горизонт, к точке отдаления которого сходятся вертикальные линии.
На рубеже 19–20 вв. начинаются поиски пространственных построений, альтернативных прямой П. Одну из таких концепций, созданную на основе творч. практики неоидеализма, изложил А. фон Хильдебранд в трактате «Проблема формы. ..» (1893): «форма изображения» может значительно отличаться от видимой в фотообъектив «формы существования». Эта концепция была созвучна живописи П. Сезанна, нарушавшего правила прямой П. в своих полотнах и опиравшегося на непосредственное восприятие натуры. В рамках отд. течений авангардизма (кубизм и др.) наблюдается отказ от использования прямой линейной П., возрождение аспективного подхода к П. и совмещение разл. типов П. в одном произведении. Особое место в истории П. занимает сферическая П., разработанная К. С. Петровым-Водкиным в 1910-е гг., соединившая элементы обратной П. др.-рус. иконописи с «планетарной» точкой зрения сверху, повышенной линией горизонта, наклонными линиями вертикалей.
В 20 в. П., как одно из важнейших слагаемых худож. языка изобразит. иск-ва разных эпох, становится предметом спец. науч. исследований – Ф. Новотны (Австрия), Д. Джозеффи (Италия), Э. Гомбриха, Р. Арнхейма (США), исследовавшего психологию восприятия произведений иск-ва, Э. Панофского (П. как «символическая форма») и др. В отеч. искусствознании проблемы П. изучали П. А. Флоренский, А. В. Бакушинский, А. П. Барышников, М. В. Фёдоров, Л. Ф. Жегин, Б. В. Раушенбах (теория перцептивной П., основанная на строгом математич. обосновании и в то же время учитывающая естественную преобразующую роль мозга при зрительном восприятии) и др.
Использование приёмов П. не ограничивается изображениями на плоскости (живопись, графика, картография, рельеф), оно встречается в архитектуре (перспективные порталы романского стиля, иллюзорные эффекты в архитектуре барокко), сценографии, садово-парковом иск-ве.
Виды перспективы — искусство, презентации
Сорокина Агнесса Ивановна
Преподаватель МБУ ДО «ДШИ г. Меленки»
http://shedevrs.ru/materiali/254-perspektiva.html?start=1
Прямая линейная перспектива
Вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку зрения и предполагающий единую точку схода на линии горизонта (предметы уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего плана). Теория линейной перспективы впервые появилась у Амброджо Лоренцетти в XIV веке, а вновь она была разработана в эпоху Возрождения (Брунеллески, Альберти), основывалась на простых законах оптики и превосходно подтверждалась практикой. Отображение пространства на плоскость сначала простой камерой обскура с простым отверстием (стенопом), а затем и с линзой полностью подчинено законам линейной перспективы.
Прямая перспектива долго признавалась как единственное верное отражение мира в картинной плоскости. С учетом того, что линейная перспектива — это изображение, построенное на плоскости, плоскость может располагаться вертикально, наклонно и горизонтально в зависимости от назначения перспективных изображений. Вертикальная плоскость, на которой строят изображения с помощью линейной перспективы, используется при создании картины (станковая живопись) и настенных панно (на стене внутри помещения или снаружи дома преимущественно на его торцах).
Построение перспективных изображений на наклонных плоскостях применяют в монументальной живописи — росписи на наклонных фризах внутри помещения дворцовых сооружений и соборов.
На наклонной картине в станковой живописи строят перспективные изображения высоких зданий с близкого расстояния или архитектурных объектов городского пейзажа с высоты птичьего полета.
Линейная перспектива на горизонтальной и наклонной плоскостях имеет некоторые особенности, в отличие от изображений на вертикальной картине.
В наше время доминирует использование прямой линейной перспективы, в большей степени из-за большей «реалистичности» такого изображения и в частности из-за использования данного вида проекции в 3D-играх.
В фотографии для получения линейной перспективы на снимке близкой к реальной используют объективы с фокусным расстоянием приблизительно равным диагонали кадра. Для усиления эффекта линейной перспективы используют широкоугольные объективы, которые делают передний план более выпуклым, а для смягчения — длиннофокусные, которые уравнивают разницу размеров дальних и близких предметов.
Линейная перспектива — точная наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось впечатление такое, как в натуре. В переводе с латинского перспектива означает ясно вижу.
Прямая линейная перспектива
Прямая линейная перспектива
Обратная линейная перспектива
Вид перспективы, применяемый в византийской и древнерусской живописи, при которой изображенные предметы представляются увеличивающимися по мере удаления от зрителя, картина имеет несколько горизонтов и точек зрения, и другие особенности.
При изображении в обратной перспективе предметы расширяются при их удалении от зрителя, словно центр схода линий находится не на горизонте, а внутри самого зрителя.
Обратная перспектива образует целостное символическое пространство, ориентированное на зрителя и предполагающее его духовную связь с миром символических образов. Следовательно, обратная перспектива отвечает задаче воплощения сверхчувственного сакрального содержания в зримой, но лишенной материальной конкретности форме. Поскольку в обычных условиях человеческий глаз воспринимает изображение в прямой, а не в обратной перспективе, феномен обратной перспективы исследовался многими специалистами.
Среди причин её появления самой простой и очевидной для критиков было неумение художников изображать мир, каким его видит наблюдатель. Потому такую систему перспективы считали ошибочным приемом, а саму перспективу — ложной. Однако такое утверждение не выдерживает критики, обратная перспектива имеет строгое математическое описание, и математически равноценна. Обратная перспектива возникла в позднеантичном и средневековом искусстве (миниатюра, икона, фреска, мозаика) как в западноевропейском, так и в византийском круге стран. Интерес к обратной перспективе в теории (П. А. Флоренский) и художественной практике возрос в XX веке в связи с возрождением интереса к символизму и к средневековому художественному наследию.
Особый вид перспективы использовали древнерусские живописцы в иконописи , фресках , миниатюре. Они рисовали параллельные линии , уходящие вдаль расходящимися, а не сходящимися, то есть в обратной перспективе .
Обратная линейная перспектива
Джотто
«Благовещение Анне» и
«Рождение Марии»
Обратная линейная перспектива
Фронтальная перспектива
В отношении искусства Древнего мира — Египта, Месопотамии и античной Греции — часто используют термин «закон фронтальности». Термин обозначает последовательное проведение принципа симультанности: одновременного восприятия объема с разных точек зрения и условное совмещение зрительных проекций на плоскости рельефа, папируса, стены здания либо на массе каменного блока.
Принцип симультанного изображения объясняет непонятные, на взгляд дилетанта, изображения, «распластанные» на плоскости, совмещение фаса и профиля в одном изображении, сложные приемы передачи пространства и времени, движения на изобразительной поверхности.
Однако не только в архаических, но и в классически совершенных способах изображения, в частности в искусстве античной классики «века Перикла» и в западноевропейском Классицизме XVI—XIX вв., сохраняется «закон фронтальности». Чтобы добиться ощущения ясности, закономерности, логичности композиционно-пространственных построений и целостности формы, художник объединяет отдельные планы изображения, будь то в скульптуре, рельефе или живописной картине, общими точками на невидимой зрителю, но интуитивно ощущаемой плоскости. Ряд таких плоскостей, мысленно продвигаемых в глубину, от переднего плана к дальнему, придают композиции оформленность. В теории изобразительного искусства это явление называется «законом рельефа».
Классическая живописная картина при всех возможных углах зрения предполагает сосредоточенное созерцание с одной, центральной точки; здание в стиле Классицизма наиболее выразительно с главного фасада; классическая статуя, при разнообразии ракурсов и сложности пластических движений, всегда предполагает одну главную, обычно фронтальную позицию зрителя.
В искусстве итальянского кватроченто, а также «Высокого Возрождения» была выработана так называемая фронтальная перспектива. В живописных картинах и монументальных росписях итальянские художники, отлично владевшие искусством прямой линейной перспективы, с середины XV в. стали использовать приемы центральной проекции с одной точкой (либо множественными точками схода) только для линий сокращения боковых поверхностей предметов или изображаемых зданий, оставляя фигуры и предметы переднего плана фронтальными, как бы выводя их из действия перспективы (что не соответствует правилам геометрической проекции пространства на «картинную плоскость»). При этом особенно подчеркивали вертикали и горизонтали изображения, рифмующиеся с вертикалями и горизонталями рамы картины или архитектонических обрамлений фресок. Подобные приемы позволяют «сохранить» зрительную цельность переднего плана изображения, придать ему качества устойчивости, ясности, уравновешенности и связи с окружающим пространством, что важно, в частности, в искусстве театральной декорации. Для искусства Барокко, напротив, характерно использование угловой перспективы.
Фронтальная перспектива ( франц. frontal — «лобовой» от лат. frontis — «лоб, лицевая поверхность» ). Фронталь, или фронтальность, означает вид, расположение какой-либо фигуры, объема, композиции перпендикулярно главному лучу зрения, прямо спереди, то же, что анфас .
Фронтальная перспектива
Угловая перспектива
В истории изобразительного искусства фронтальное восприятие и фронтальная перспектива характеризуют ренессансный тип мышления, в котором ведущим является стремление к «сохранению ощущения» изобразительной (картинной) плоскости.
Угловая перспектива, при которой все видимые части изображения испытывают сокращение и видны в ракурсах, что создает динамичный, экспрессивный образ, использовалась преимущественно мастерами Северного Возрождения, итальянскими художниками до середины XV в. и позднее, в эпоху Барокко.
Изобретение угловой перспективы приписывал себе итальянский художник-декоратор Фердинандо Галли Бибиена (1657—1743). Театральная декорация действительно является одним из источников этого пространственного приема. Последователем Ф. Г. Бибиены был выдающийся рисовальщик и гравер Дж. Б. Пиранези, который использовал в своих композициях преимущественно угловую перспективу, так же как и Ю. Робер.
Угловая перспектива ( итал. scena con angolo — «сцена с угла» ) — вид с угла. Термин употребляют главным образом в отношении архитектуры . Обозначает непосредственное наблюдение, восприятие здания не фронтально ( спереди ) или сбоку ( с бокового фасада ), а под определенным углом ( спереди и сбоку ). Так же называют соответствующие изображения архитектурного сооружения, в частности в изометрической проекции.
Панорамная перспектива
При рисовании точку зрения располагают на оси цилиндра (или в ценре шара), а линию горизонта — на окружности, находящейся на высоте глаз зрителя. Поэтому при рассматривании панорам зритель должен находиться в центре круглого помещения, где, как правило, располагают смотровую площадку. Перспективные изображения на панораме объединяют с передним предметным планом, то есть с находящимися перед ней реальными предметами.
Панорама «Оборона Севастополя» Общеизвестными в России являются панорамы, созданные Ф. А. Рубо, — «Оборона Севастополя» (1902—1904 гг.) и «Бородинская битва» (1911 гг.) в Москве, «Сталинградская битва» (1983 г.) в г. Волгограде.
Часть панорамы с реальными предметами, лежащими между цилиндрической поверхностью и зрителем, называют диорамой. Как правило, диорама занимает отдельное помещение, в котором переднюю стену заменяют цилиндрической поверхностью, и на ней изображают пейзаж или панораму города. В диорамах часто применяют подсветку для создания эффекта освещения.
Правила панорамной перспективы используют при рисовании картин и фресок на цилиндрических сводах и потолках, в нишах, а также на внешней поверхности цилиндрических ваз и сосудов; при создании цилиндрических и шаровых фотопанорам.
Изображение строящееся на внутренней цилиндрической ( иногда шаровой ) поверхности. Слово « панорама » означает « все вижу », то есть в буквальном переводе это — перспективное изображение на картине всего того, что зритель видит вокруг себя.
Панорамная перспектива
Плафонная перспектива
Построение перспективных изображений на горизонтальной плоскости применяют при росписи потолков (плафонов). Известны, например, мозаичные изображения на овальных плафонах станции метро «Маяковская» художника А. А. Дейнеки.
Изображения , построенные в перспективе на горизонтальной плоскости потолка, называют плафонной перспективой .
Плафонная перспектива — особый вид перспективы которую используют художники, украшая потолки. Они учитывают то, что люди смотрят на них снизу вверх. С помощью линейной перспективы художники создают глубину пространства.
Плафонная перспектива
Аксонометрия
Аксонометрия ( от греч. axon — ось и греч. metreo — измеряю ) — один из видов перспективы , основанный на методе проецирования ( получения проекции предмета на плоскости ), с помощью которого наглядно изображают пространственные тела на плоскости бумаги.
Аксонометрию иначе называют параллельной перспективой. Как и обратная перспектива, она долгое время считалась несовершенной и, следовательно, аксонометрические изображения воспринимались как ремесленный, простительный в далекие эпохи способ изображения, не имеющий серьёзного научного обоснования. Однако при передаче видимого облика близких и небольших предметов наиболее естественное изображение получается именно при обращении к аксонометрии.
В каждом из этих видов проецирование может быть прямоугольным и косоугольным. Аксонометрия широко применяется в изданиях технической литературы и в научно-популярных книгах благодаря своей наглядности.
Аксонометрия
Сферическая перспектива
Сферическая перспектива — особый способ организации изобразительного пространства на плоскости картины или росписи стены, свода, купола, который заключается в иллюзорном углублении зрительного центра, совпадающего с геометрическим центром композиции , и расположении остальных элементов в воображаемом сферическом пространстве. Представления о подобном пространстве, вероятно, восходят к древнейшим верованиям о центре мира, находящемся в сердцевине земли.
Художественный образ сферического мира создал Данте Алигьери в «Божественной комедии». Поэт описывает обратный путь, который он совершил в сопровождении Вергилия из центра Земли, где находится сам Сатана, в светлый мир:
Спускаясь вниз, ты там и находился;
Но я в той точке сделал поворот,
Где гнет всех грузов отовсюду слился;
И над тобой теперь небесный свод.
(«Ад», XXXIV, 109—112)
В начале этого поворота Данте сообщает, что Вергилий, «тяжело дыша, с усильем лег челом туда, где прежде были ноги» («Ад», XXXIV, 78—79). Таким образом, нисхождение в Ад в определенной точке пространства превращается в восхождение к Раю.
П. А. Флоренский, математик, философ и священник, в книге «Мнимости в геометрии» (1922) писал, что Вселенная в представлении Данте основана на неэвклидовой геометрии. Флоренский уточняет:
«Оба поэта спускаются по кручам воронкообразного Ада. Воронка завершается последним, наиболее узким кругом Владыки преисподней. При этом обоими поэтами сохраняется во все время нисхождения вертикальность — головою к месту схода, т. е. к Италии, и ногами — к центру Земли. Но, когда поэты достигают приблизительно поясницы Люцифера, оба они внезапно переворачиваются, обращаясь ногами к поверхности Земли, откуда они вошли в подземное царство, а головою — в обратную сторону… После этой грани поэт восходит на гору Чистилища и возносится чрез небесные сферы… Значит, путь к небу направлен по линии падения Люцифера, но имеет обратный смысл… Двигаясь все время вперед по прямой и перевернувшись раз на пути, поэт приходит на прежнее место в том же положении, в каком он уходил с него. Следовательно, если бы он по дороге не перевернулся, то прибыл бы по прямой на место своего отправления уже вверх ногами».
Тенденция к сферичности изобразительного пространства прослеживается на многих произведениях классического искусства. Наиболее ясно — при использовании художником системы обратной перспективы, в которой зритель мысленно помещается в глубине изобразительного пространства.
Падение Икара Питер Брегель Старший Сферичность пространства подчеркивал в своих «альпийских пейзажах» выдающийся художник Северного Возрождения П. Брейгель Старший. Причем этот прием имеет философский смысл отстранения художника от эвклидовой геометрии Земли, выражает мысленный взгляд из космоса.
Необычны поиски в этом направлении П. Рубенса. Художник стремится к целостности пространственно-временных отношений изображения и в тех случаях, когда формат картины приближается к квадрату, приходит к идее сферической перспективы, построенной на центральной точке и системе концентрических окружностей. Анализируя эту особенность творчества художника, С. М. Даниэль приводит высказывание французского теоретика искусства Роже де Пиля (1635—1709):
«Тела не только должны быть собраны вместе, но и составлять некий шар… Из всех видимых вещей зрению приятнее всего те, которые имеют круглую форму, эта круглая форма может быть увидена двояко: либо снаружи, как выпуклая, либо изнутри, как вогнутая».
Питер Пауль Рубенс — Возчики камней. В картине Рубенса «Возчики камней» сферическая перспектива превращает изображение случайного эпизода (тяжелая повозка с камнями застряла в колее) в подлинно космический пейзаж. Причудливый грот во вкусе живописцев итальянского кватроченто (раннего Итальянского Возрождения) обозначает центр картины, а его просвет заглубляет центр наподобие воронки Данте. По обе стороны от грота возникают два мира, каждый с собственной перспективой. С одной стороны — низкий горизонт и вечер, с другой — высокий горизонт, утро, свет. «Чаша ночи» перевешивает «чашу дня». Момент смены дня и ночи в системе центральной перспективы обретает философский смысл круговорота природы, вечного движения, стихии, посреди которых борется за свою краткую жизнь человек. В центральной точке изображения пространство и время как бы завязываются узлом и их движение приостанавливается, оно оценивается нами как настоящее — момент восприятия картины. Так формальная структура, конструкция картины переводится в содержательный план философской аллегории.
Сферические искажения можно наблюдать на сферических зеркальных поверхностях. При этом глаза зрителя всегда находятся в центре отражения на шаре. Это позиция главной точки, которая реально не привязана ни к уровню горизонта, ни к главной вертикали. При изображении предметов в сферической перспективе все линии глубины будут иметь точку схода в главной точке и будут оставаться строго прямыми. Также строго прямыми будут главная вертикаль и линия горизонта. Все остальные линии будут по мере удаления от главной точки все более и более изгибаться, трансформируясь в окружность. Каждая линия, не проходящая через центр, будучи продлённой, является полуэллипсом.
Сферическая перспектива
Тональная перспектива
В некоторых случаях под тональной перспективой понимают такой вид изображений , который может иметь место при изображении предмета с большой высоты или снизу. Тональная перспектива отличается наличием точки схода для вертикальных граней, расположенных ниже или выше линии горизонта .
Тональная перспектива — понятие техники живописи . Тональная перспектива — это изменение в цвете и тоне предмета, изменение его контрастных характеристик в сторону уменьшения, приглушения при удалении вглубь пространства. Принципы тональной перспективы первым обосновал Леонардо да Винчи .
Тональная перспектива
Воздушная перспектива
Воздушная перспектива — кажущиеся изменения некоторых признаков предметов под воздействием воздушной среды и пространства, изменения цвета , очертаний и степени освещенности предметов, возникающие по мере удаления натуры от глаз наблюдателя.
Так, все ближние предметы воспринимаются четко со многими деталями и фактурой, а удаленные — обобщенно, без подробностей. Контуры ближних предметов выглядят резко, а удаленных — мягко. Все близкие предметы обладают контрастной светотенью и кажутся объемными, все дальние — слабо выраженной светотенью и кажутся плоскими.
Воздушная перспектива характеризуется исчезновением четкости и ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя. При этом дальний план характеризуется уменьшением насыщенности цвета (цвет теряет свою яркость, контрасты светотени смягчаются), таким образом — глубина кажется более светлой, чем передний план.
Воздушная перспектива в городе
Из-за воздушной прослойки цвета всех удаленных предметов становятся менее насыщенными и приобретают цвет воздушной дымки — голубой, молочно-белый, фиолетовый. Все ближние предметы кажутся многоцветными, а удаленные — одноцветными. Художник должен учитывать все эти изменения для передачи пространства и состояния освещенности в своей картине.
Горный пейзаж. ФотоВоздушная среда, особенно если воздух наполнен дымкой или туманом, помогает передать в рисунке пространство, подчеркивает плановость в композиции. В творческой работе необходимо учитывать перспективные изменения воздушной среды, благодаря которым дальние планы кажутся светлее передних, контуры предметов расплываются, теряют четкость. Особенно это заметно в горах или на равнине, поросшей лесом. Это явление носит название воздушной перспективы.
Свои перспективные закономерности имеют и отражения в воде. Как правило, длина отражения предмета в воде равна длине самого предмета. Отражение точно повторяет предмет, но в перевернутом виде.
Выполняя построение отражения домика в воде, не забудьте о том, что сначала надо отложить вниз толщину берега, а затем высоту дома.
Пейзаж с домиками на берегу. Фото Воздушная перспектива связана с изменением тонов, потому она может называться также и тональной перспективой. Первые исследования закономерностей воздушной перспективы встречается еще у Леонардо да Винчи.
«Вещи на расстоянии, — писал он, — кажутся тебе двусмысленными и сомнительными; делай и ты их с такой же расплывчатостью, иначе они в твоей картине покажутся на одинаковом расстоянии… не ограничивай вещи, отдаленные от глаза, ибо на расстоянии не только эти границы, но и части тел неощутимы».
УИЛЬЯМ ТЕРНЕР. Последний рейс корабля «Отважный » Великий художник отметил, что отдаление предмета от глаза наблюдателя связано с изменением цвета предмета. Поэтому для передачи глубины пространства в картине ближайшие предметы должны быть изображены художником в их собственных цветах, удаленные приобретают синеватый оттенок,
«…а самые последние предметы, в нем (в воздухе) видимые, как, например, горы вследствие большого количества воздуха, находящегося между твоим глазом и горою, кажутся синими, почти цвета воздуха…».
Воздушная перспектива зависит от влажности и запылённости воздуха и ярко выражена во время тумана, на рассвете над водоёмом, в пустыне или степи во время ветреной погоды, когда поднимается пыль.
Воздушная перспектива
Билатеральная перспектива
Билатеральная перспектива ( от лат. bis — «дважды» и lateralis — «боковой» ). Билатеральность — то же, что зеркальность, двусторонность, качество зеркальной симметрии , при которой ось ( плоскость ) симметрии делит форму на две равные части. Отсюда название: билатеральная перспектива , способ изображения объемных форм на плоскости, при котором линии боковых поверхностей не имеют обычной точки схода на горизонте и идут в глубину параллельно, отчего плоскости, ими ограниченные, выглядят одинаковыми, симметричными, или билатеральными.
Другие названия такой перспективы — параллельная или китайская, поскольку она характерна для традиционного искусства Китая и Японии. Параллельную перспективу можно наблюдать в средневековой китайской живописи и японской гравюре на дереве школы укиё-э: в изображении архитектуры, своеобразных восточных интерьеров и мебели.
Билатеральная перспектива
Перцептивная перспектива
Академик Б. В. Раушенбах изучал как человек воспринимает глубину в связи с бинокулярностью зрения, подвижностью точки зрения и постоянством формы предмета в подсознании и пришел к выводу что ближний план воспринимается в обратной перспективе , неглубокий дальний — в аксонометрической перспективе , дальний план — в прямой линейной перспективе .
Перцептивная перспектива
Эта общая перспектива , соединившая обратную, аксонометрическую и прямую линейную перспективы называется перцептивной.
Наблюдательная перспектива
При работе с натуры художники не делают точных расчетов, а больше полагаются на свой глазомер, то есть используют наблюдательную перспективу.
Аспектива
Если явление перспективы и перспективные построения в изобразительном искусстве основываются на «далевой», глубинной «зрительной установке», то аспектива, напротив, исходит из тактильных, осязательных ощущений, рождающихся от рассматривания объекта вблизи, «ощупывания» его взглядом со всех сторон. Аспективное восприятие позволяет мысленно абстрагировать объект изображения от окружающей свето-воздушной среды и моделировать его форму, текстуру, окрашенность независимо от этой среды и от других объектов. Аспективный метод в целом характерен для античного искусства, в особенности античной живописи. Классическим примером аспективного изображения является фреска «Альдобрандинская свадьба». Позднее, с развитием качеств пространственности в искусстве эпохи Возрождения и Барокко, аспективное мышление в большей мере характеризовало работу скульптора и графика, чем живописца или архитектора.
Аспектива ( итал. aspectiva — «осматривание» от лат. aspectus — «взгляд, облик, обзор» ) — в изобразительном искусстве — термин, противоположный перспективе как » взгляду вдаль «, зрительному проникновению в глубину.
Аспектива
Если явление перспективы и перспективные построения в изобразительном искусстве основываются на «далевой», глубинной «зрительной установке», то аспектива, напротив, исходит из тактильных, осязательных ощущений, рождающихся от рассматривания объекта вблизи, «ощупывания» его взглядом со всех сторон. Аспективное восприятие позволяет мысленно абстрагировать объект изображения от окружающей свето-воздушной среды и моделировать его форму, текстуру, окрашенность независимо от этой среды и от других объектов. Аспективный метод в целом характерен для античного искусства, в особенности античной живописи. Классическим примером аспективного изображения является фреска «Альдобрандинская свадьба». Позднее, с развитием качеств пространственности в искусстве эпохи Возрождения и Барокко, аспективное мышление в большей мере характеризовало работу скульптора и графика, чем живописца или архитектора.
О перспективе, кратко — Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве
Просмотры: 14 137
Воздушная перспектива — понятие техники живописи, способ передачи светотеневых и колористических (а не линейных) качеств изображаемых объектов. Воздушная перспектива — это изменение в цвете и тоне предмета, изменение его контрастных характеристик, в сторону уменьшения, приглушения при удалении вглубь пространства. Принципы воздушной перспективы первым обосновал Леонардо да Винчи.
В некоторых случаях под воздушной перспективой понимают такой вид изображений, который может иметь место при изображении предмета с большой высоты или снизу. Воздушная перспектива отличается наличием точки схода для вертикальных граней, расположенных ниже или выше линии горизонта.
Тональная перспектива характеризуется исчезновением четкости и ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя.
Прямая линейная перспективаВид перспективы, применяемый в византийской и древнерусской живописи, при которой изображенные предметы представляются увеличивающимися по мере удаления от зрителя, картина имеет несколько горизонтов и точек зрения, и другие особенности. При изображении в обратной перспективе предметы расширяются при их удалении от зрителя, словно центр схода линий находится не на горизонте, а внутри самого зрителя. Обратная перспектива образует целостное символическое пространство, ориентированное на зрителя и предполагающее его духовную связь с миром символических образов
Вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку зрения и предполагающий единую точку схода на линии горизонта (предметы уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего плана). Теория линейной перспективы была разработана еще в эпоху Возрождения (ее изобрел Брунеллески, а разработал Альберти), основывалась на простых законах оптики и превосходно подтверждалась практикой.
Отображение пространства на плоскость сначала простой камерой обскурой с простым отверстием (стенопом), а затем и с линзой полностью подчинено законам линейной перспективы. Прямая перспектива долго признавалась как единственное верное отражение мира в картинной плоскости. С учетом того, что линейная перспектива — это изображение, построенное на плоскости, плоскость может располагаться вертикально, наклонно и горизонтально в зависимости от назначения перспективных изображений. Вертикальная плоскость, на которой строят изображения с помощью линейной перспективы, используется при создании картины (станковая живопись) и настенных панно (на стене внутри помещения или снаружи дома преимущественно на его торцах). Построение перспективных изображений на наклонных плоскостях применяют в монументальной живописи — росписи на наклонных фризах внутри помещения дворцовых сооружений и соборов. На наклонной картине в станковой живописи строят перспективные изображения высоких зданий с близкого расстояния или архитектурных объектов городского пейзажа с высоты птичьего полета. Построение перспективных изображений на горизонтальной плоскости применяют при росписи потолков (плафонов). Известны, например, мозаичные изображения на овальных плафонах станции метро «Маяковская» художника А. А. Дейнеки. Изображения, построенные в перспективе на горизонтальной плоскости
Человеческий глаз воспринимает все отвесные линии вертикальными и параллельными друг другу. Это было хорошо известно еще до изобретения перспективы — художники не всегда знали, как передать объем, но всегда отличали вертикальные линии от диагональных.
Перспективная живопись основана на определенном понятии пространства, совпадающем с представлением о пространстве, выработанном новоевропейской наукой, — пространстве как однородном и бесконечном, распространяющемся единообразно и неограниченно во всех направлениях. про теорию обратной перспективы:
Флоренский показывает, как даже те художники, которые использовали новый метод, время от времени нарушали его правила, создавая два разных пространства с разными пространственными законами на одном и том же полотне (например, Джотто, Эль Греко, Рафаэль). Использование «обратной перспективы» -когда более далекое представлено как большее по размерам -позволяет помещать ангелов и святых в пространство, устроенное иначе, чем пространство человеческое. Живопись не нацелена на то, чтобы создать точную копию, она старается постичь, как мир является нам, и оказывается, что святые явлены иначе, чем грешные человеческие существа.
Параллельная перспективаАксонометрия (от греч. axon — ось и metreo — измеряю) один из видов перспективы, основанный на методе проецирования (получения проекции предмета на плоскости), с помощью которого наглядно изображают пространственные тела на плоскости бумаги. Аксонометрию иначе называют параллельной перспективой.
Обратная линейная перспектива
Вид перспективы, применяемый в византийской и древнерусской живописи, при которой изображенные предметы представляются увеличивающимися по мере удаления от зрителя, картина имеет несколько горизонтов и точек зрения, и другие особенности. При изображении в обратной перспективе предметы расширяются при их удалении от зрителя, словно центр схода линий находится не на горизонте, а внутри самого зрителя. Обратная перспектива образует целостное символическое пространство, ориентированное на зрителя и предполагающее его духовную связь с миром символических образов. Следовательно, обратная перспектива отвечает задаче воплощения сверхчувственного сакрального содержания в зримой, но лишенной материальной конкретности форме. Поскольку в обычных условиях человеческий глаз воспринимает изображение в прямой, а не в обратной перспективе, феномен обратной перспективы исследовался многими специалистами.
Среди причин ее появления самой простой и очевидной для критиков было неумение художников изображать мир, каким его видит наблюдатель. Потому такую систему перспективы считали ошибочным приемом, а саму перспективу — ложной. Однако такое определение не является научным, поскольку согласно предложенным академиком Раушенбахом результатам исследований изображений, получаемых человеческим глазом и преобразуемых мозгом, любая перспектива научна, так как имеет строгое математическое описание, то есть математически равноценна. Обратная перспектива возникла в позднеантичном и средневековом искусстве (миниатюра, икона, фреска, мозаика) как в западноевропейском, так и в византийском круге стран. Интерес к обратной перспективе в теории (П. А. Флоренский) и художественной практике возрос в XX веке в связи с возрождением интереса к символизму и к средневековому художественному наследию.
Вконтакте
Google+
LiveJournal
Одноклассники
Мой мир
Рисунок и перспектива — М. В. Фёдоров
«Наука живописи… — мать перспективы, т.
Леонардо да Винчи
Введение
Рисуя с натуры окружающие предметы, мысленно сопоставляя их размеры, определяя на листе те или иные соотношения, мы всегда руководствуемся законами перспективы и добиваемся благодаря этому правдивого и верного изображения действительности. Твердые знания законов перспективы обязательны для каждого художника и архитектора. Практическое значение теории перспективы в изобразительном искусстве и архитектуре общеизвестно.
Ошибки в рисунке, отсутствие сходства между изображением и оригиналом во многих случаях являются следствием нарушения правил линейной перспективы. При этом нарушается не только внешнее сходство, но также правдивость и убедительность рисунка в целом. Указания подобного рода можно встретить почти в каждой книге, посвященной вопросам рисунка или перспективы.
Все это так. Однако не всем современным архитекторам и художникам, в том числе и некоторым опытным мастерам рисунка, известны другие, не менее знаменательные факты, достойные особого внимания и всестороннего изучения. Факты эти свидетельствуют о том, что современная теория линейной перспективы далеко не так совершенна, как многие себе представляют. Факты подтверждают также, что ряд положений существующей теории линейной перспективы не выдерживает строгой критики как с точки зрения новейших данных психологии и физиологической оптики, так и с позиций изобразительной практики в целом.
К сожалению, многие не вполне достоверные теоретические положения, содержащиеся в теории линейной перспективы, широко распространены среди наших художников, архитекторов и преподавателей рисунка. В настоящее время они многократно повторяются и излагаются как в устной форме, так и в ряде современных руководств и пособий по рисунку и перспективе.
Несомненно, что такой некритический подход к теории линейной перспективы, а также неправильное освещение вопроса о взаимоотношении рисунка и перспективы, допускаемое некоторыми исследователями, наносят ущерб нашей художественной практике.
В свете поставленных вопросов задача настоящей работы состоит в том чтобы вскрыть и внимательно изучить недостатки существующего метода перспективных построений и теории линейной перспективы. Признавая большую практическую ценность этого метода, требуется, однако, противопоставить ему ряд новых рекомендаций по построению перспективных изображений, опирающихся на конкретные данные изобразительной практики, а также на дальнейшую теоретическую разработку вопроса в целом.
Главная роль в проведенных исследованиях была отведена изучению богатой практики реалистического рисунка с натуры — рисунка, задачей которого является правильная передача зрительных впечатлений о форме и расположении предметов в пространстве.
Необходимо отметить, что практика реалистического рисунка с натуры понимается нами как активный целенаправленный процесс, объединенный общностью поставленных задач и подчиненный определенным закономерностям. Анализ этой практики должен отразить в себе весь многогранный опыт рисования с натуры, и поэтому данные подобного анализа могут служить известным эталоном и критерием правильности существующих теоретических положений и рекомендуемых методов перспективных построений.
Нам кажется, что содержащиеся в книге исследования и предложения будут в известной мере способствовать повышению профессионального уровня мастерства в области изобразительной практики.
Специальная разработка отдельных вопросов теории перспективы имеет большое значение и в других областях искусства, а также в архитектуре, где от перспективного изображения требуется не только наглядность и убедительность, но и максимальная точность передачи реального вида проектируемого здания.
N моментов теории перспективы: imit_omsu — LiveJournal
n1) Линейная перспектива -искусство изображать на плоскости трёхмерное пространство в соответствии с тем кажущимся изменением величины, очертаний, чёткости предметов, которое обусловлено степенью отдалённости их от точки наблюдения.
n2) Перспектива (по словарю Даля):
-Вид вдаль, вперед на расстоянье, с обстановкой по пути разными предметами.
-Видимое, мнимое умаленье предметов и перекошенье их очертаний, по законам зренья.

-Изображение, по сим законам, толстых предметов на плоскости.
n3) Возникновение перспективы как науки относится к эпохе Возрождения, что было связано с расцветом реалистического направления в изобразительном искусстве.
Огромный вклад в область перспективы внесли художники эпохи Возрождения. Альбрехт Дюрер применил геометрию объемных тел и теорию линейной перспективы для построения фигуры человека в пространстве с учетом сложных ракурсов и движений.
Леонардо да Винчи был блестящим теоретиком в области перспективы и участвовал в разработке учения о пропорциях и перспективного пространства.
n4) Леон Батиста Альберти – архитектор и первый теоретик художников-перспективистов, которые, по его словам, «вынуждены без учителей и образцов открывать искусства и науки, о которых мы раньше никогда не слышали и которых раньше не видели».
Допустим, я вижу в окно дерево. Живописное изображение дерева будет правильным, если его можно вставить в оконный проем вместо стекла, и подмена окажется визуально незаметной. Вид из окна можно заменить картиной.
n5) Алгоритм построения картины Альберти:
«Сначала там, где я должен сделать рисунок, я черчу прямоугольник такого размера, какого хочу, и принимаю его за открытое окно, откуда я рассматриваю то, что будет на нем написано». Этим ограничивается поле зрения.
«Затем внутри этого четырехугольника, там, где мне вздумается, я устанавливаю точку, которая занимала бы то место, куда ударяет центральный луч, и потому называю эту точку центральной». Так фиксируется точка зрения будущего «вида из окна.
На третьем шаге к этой центральной точке проводятся прямые от основания картины, разбитого на равные промежутки. «Эти линии показывают мне, каким образом изменяется каждое поперечное протяжение, как бы уходя в бесконечность».
Это построение Альберти увенчивает «правилом деления пола», давая точное решение давно мучившей художников проблемы изображения паркета.
n6) Теория линейной перспективы включает в себя такие понятия, как линия горизонта, линия схода, точка схода, картинная плоскость
Изображенные рельсы, столбы, дороги мы видим устремляющимися вдаль до пределов видимого пространства, как бы сходящимися в одной точке.
То же мы наблюдаем при изображении зданий, окон, дверей, карнизов. Все горизонтальные линии, если продлить их, сойдутся к точкам на линии горизонта. Отсюда становится очевидны одно из важнейших правил перспективы: параллельные линии предметов на картине сходятся в одной точке. Точки, где сходятся удаляющиеся от нас параллельные линии, называются точками схода.
n7) На рисунке изображен интерьер в перспективе. Сидя прямо, несколько сместившись от середины помещения, смотря на одну из его стен, мы видим, что все уходящие от нас параллельные линии стен, потолка, пола, сходятся в одной точке схода на горизонте.
На другом рисунке интерьера видны только две стены, у которых свои точки схода на горизонте. Это бывает в том случае, когда рисующий смотрит, сидя лицом к углу помещения.
n8) Линия горизонта все время находится на уровне глаза, в каком бы положении мы не были, сидя, стоя — всюду виден горизонт. Он следует за смотрящим. Где глаза, там и горизонт.
Итак, как можно заметить, не смотря на значительное развитие прогресса науки и технологии, главное в изображении объемного рисунка, то бишь перспективы, остается неизменным. Было во времена Альберти, Леонардо да Винчи, есть в наше время, и больше чем уверенна, останется константным. Выберите свою точку схода там, где вы хотите ее видеть, и следуйте по лучам за линию горизонта.
Специально для жж матфака Пермикина Анастасия.
Понимание перспективы и глубины картины
Одним из самых магических качеств изобразительного искусства является иллюзия глубины на плоской поверхности. Чем лучше мы понимаем две формы перспективы, связанные с иллюзией, тем легче представляется картина.
В «Свободной дороге» (“The Road Less Taken”) (пастель на пленэре, 12×16) линейная и воздушная перспективы искусно сочетаются, чтобы подчеркнуть иллюзию расстояния в этой картине.
Что такое перспектива?
Слово «перспектива», когда оно применяется к искусству, означает точное изображение объектов с определенной точки рассмотрения на двумерной поверхности, так чтобы их относительная высота, ширина и положение друг к другу отображали глубину. Существует два термина, используемые в изобразительном искусстве: 1) линейная перспектива, которая отвечает за точность изображения и 2) воздушная перспектива, которая отвечает за эффекты в воздухе.
Что такое линейная перспектива?
Идея линейной перспективы состоит в том, что объекты одинакового размера кажутся меньше с увеличением расстояния между объектами и зрителем. Объекты, содержащие параллельные линии, будут иметь одну или несколько исчезающих точек в зависимости от уровня глаз, который связан с линией горизонта в природе. Предметы, включая натюрморты, интерьеры и структуры, часто сильно зависят от линейной перспективы. Чем более симметричен объект, например, железнодорожные пути, тем легче видеть этот эффект, но любой объект в картине имеет некоторую степень линейной перспективы.
Что такое воздушная перспектива?
Эффект, который атмосфера оказывает на объекты, когда они отдаляются, называется воздушной перспективой. Чем дальше объекты становятся от зрителя, тем слабее их контраст. Границы света и тени, насыщенность цвета и детализация уменьшаются, а общая цветовая температура смещается в сторону более холодного голубого тона. Это объясняется в значительной степени рассеянием световых лучей в частицах водяного пара и дымке, которые содержатся в воздухе. Джон Ф. Карлсон (John F. Carlson) описал феномен воздушной перспективы в своей знаковой книге «Путеводитель по пейзажной живописи Карлсона» (Carlson’s Guide to Landscape Painting) как составную часть освещения над поверхностью земли. По мере того как предметы отдаляются, они получают больше голубого небесного света. Это имеет смысл, когда мы представляем себе солнце как лампочку, а синий озон неба как абажур.
Перспектива исчезновения
Леонардо да Винчи упоминал о воздействии перспективы на объекты как о «Перспективе исчезновения». Применяя правила линейной перспективы, понимая, что независимо от того, где стоит живописец относительно картины, он или она психологически разместит свой уровень глаз на воспринимаемой высоте линии горизонта по ширине относительно центра картины. Поэтому все объекты, изображенные на картине, должны располагаться на поверхностях в соответствии с расстоянием, которое они занимают от наблюдателя. Когда линейная перспектива правильная, самое время отобразить атмосферные эффекты, показывая удаленные объекты как более легкие, холодные и серые. Даже когда это не так легко воспринимается, тонкая манипуляция с воздушной перспективой может значительно повлиять на то, чтобы сделать живопись более реалистичной. В конечном счете, художники — волшебники, и перспектива — всего лишь один из трюков, которые мы можем держать в рукаве.
Автор: ИМЯ
Источник: Ссылка
Поделиться статьей:
точек зрения и критика | Введение в концепции искусства, SAC, ART100
Перспективы могут рассматриваться как разные точки зрения при оценке или попытке понять искусство, например, люди одной культуры или происхождения могут думать об определенных произведениях искусства иначе, чем люди из другой культуры или происхождения. Здесь вы узнаете о нескольких различных типах точек зрения, а также о ряде «критических» точек зрения — о том, как искусствоведы, ученые, художники и писатели могут подойти к искусству и понять его.
ПРИМЕЧАНИЕ: термин «перспектива» также иногда используется для описания того, как пространственные отношения изображаются в произведении искусства — особенно иллюзия трехмерного пространства в двухмерном произведении искусства, таком как рисунок или картина. Мы не так используем термин «перспектива» в этом уроке.
Три основных типа перспективы
1. Культурная перспектива
Культура — это сложное понятие, охватывающее способы, которыми социальная жизнь влияет на наш опыт и влияет на него.Процитирую Стюарта Холла:
«Культура, это не столько набор вещей — романы и картины, телепрограммы или комиксы — как процесс, набор практик. В первую очередь культура связана с производством и обменом смыслов — «придание и получение смысла» между членами общества или группы .
.. Таким образом, культура зависит от ее участников, осмысленно интерпретирующих то, что их окружает, и «понимания» происходящего. мир во многом схожими способами (Роуз, стр. 2) ».
Можно сказать, что взросление в Америке способствует формированию «американского мировоззрения».У каждого из нас могут быть свои вариации, но если вы не выросли за пределами Соединенных Штатов, на вас сильно (сознательно или неосознанно) оказывает влияние американская точка зрения. Это пример культурного контекста.
В Америке типично чувствовать, что кому-то неуместно диктовать, что мы можем читать, слушать, смотреть или думать. Это, как правило, подпадает под Первую поправку, аспект свободы слова и выражения нашего округа, убеждений и правительства.В других странах, например в Италии — они могут иметь или не иметь это как культурную ценность.
Репрезентации, в какой бы форме они ни принимались, вносят вклад в «придание смысла» культуре, особенно как визуальной культуре. Как отмечает Джиллиан Роуз, эти изображения, будь то высокое искусство или реклама, не являются прозрачными окнами в мир, скорее — они интерпретируют мир (Роуз, стр. 2). Когда мы выбираем и принимаем определенные виды репрезентаций, происходит двоякий обмен значениями.Мы участвуем в создании культуры, выбирая и улучшая определенные формы представлений, и эта конкретная визуальная культура, с которой мы сталкиваемся, может влиять на наш личный взгляд на жизнь.
2. Историческая перспектива
Со временем появляются стипендии и исследования, и многие люди узнают об определенном произведении искусства, виде искусства, художественном стиле и т. Д. Признание может увеличиваться (а иногда и снижаться). Винсент Ван Гог является здесь примером — совершенно не оцененным при жизни, но теперь он признан во всем мире как выдающийся художник.Другими примерами могут быть изначально негативное отношение к джазовой музыке или хип-хопу. В искусстве эти потоки признания важности часто возникают из таких учреждений, как музеи, академические статьи и журналы, уроки искусства в колледжах и история искусства как область исследования.
3. Личное мнение
Личные перспективы формируются многослойными аспектами, которые формируют нашу индивидуальную идентичность. Это может быть любое количество определяющих аспектов, таких как пол, класс, раса, место рождения и воспитание, образование, аспекты семьи, групповая принадлежность и т. Д., И список продолжается. Эти аспекты формируют наш уникальный биографический опыт, который составляет нашу идентичность и окрашивает нашу личную точку зрения или то, как мы интерпретируем наш жизненный опыт.
Вы можете обнаружить, что ваше личное отношение к искусству и произведениям искусства изменится по мере того, как вы узнаете больше о дизайне, создании произведений искусства и истории искусства в целом. Знания и / или образование в области искусства обычно помогают нам ценить и понимать искусство.
Резкие суждения, основанные исключительно на личной эмоциональной реакции, могут быть окрашены предвзятостью и часто возникают из-за недостаточного знания предмета или произведения искусства или более широкого культурного контекста.Это привычки мышления, которые препятствуют критическому пониманию новых для нас вещей, таких как произведения искусства. В общем, неплохо занять щедрую позицию по отношению к видам искусства или произведениям искусства, которые нам не нравятся, или мы не понимаем, или с которыми просто не связаны.
Шесть критических перспектив — Введение
Начиная с первых форм художественной критики в Древней Греции, обсуждение смысла в искусстве развивалось по многим направлениям. Профессиональный арт-критик часто является одним из привратников, которые своими произведениями одобряют или отвергают определенные виды искусства, будь то стиль, художественные способности или послание.Фактически, изучение различных способов взгляда на искусство может многое рассказать нам об изменении времен и философий: роль эстетики, экономики и других культурных проблем во многом связана с происхождением этих философских позиций. Конечно, ни одно из них не является полностью верным — это просто разные типы дискурса. Люди подходят к значению с разных точек зрения. Работы сидят безмолвно, а вокруг меняются голоса. Мы живем в то время, когда существует несколько, иногда весьма противоречивых, способов осмысления смысла в искусстве.Вот только шесть различных точек зрения, которые могут использовать искусствоведы, чтобы помочь в интерпретации и понимании искусства:
1. Структурная критика
Структурализм основан на представлении о том, что наша концепция реальности выражается через язык и связанные с ним системы совместной коммуникации. Применительно к изобразительному искусству мир искусства становится коллективной человеческой конструкцией, где отдельное произведение необходимо оценивать в рамках или структуре общих убеждений или представлений. Я часто использую в качестве примера слово «ковбой».В голове: визуализируйте ковбоя, затем опишите то, что вы видели. Какого пола был ваш человек? Какой расы был этот человек? Теперь давайте применим эти ответы к историческим фактам. Дело в том, что более 60 процентов исторических ковбоев в Соединенных Штатах были черными рабами, освобожденными после Гражданской войны. Вы видели своего ковбоя белым? Ваше представление о ковбое могло появиться из фильма, который представляет собой совершенно другую форму реальности. Структурная идея проявляется, когда мы ищем смысл в искусстве, основываясь на любых предвзятых представлениях о нем, которые у нас уже есть.Эти предубеждения (или ограничения) формируются языком, социальным взаимодействием и другим культурным опытом.
2. Деконструктивная критика
Деконструкция предполагает, что любое произведение искусства может иметь много значений, ни одно из которых не ограничивается конкретным языком или опытом вне самого произведения. Другими словами, критик должен раскрыть (деконструировать) структурированный мир, чтобы разрушить любые основы стереотипов, предубеждений или мифов, которые мешают истинному смыслу.С точки зрения критика-деконструктора, мы могли бы рассматривать портрет Мэрилин Монро, сделанный поп-артистом Энди Уорхолом, как воображаемую конструкцию того, что реально. Как икона массовой культуры Мэрилин Монро, кинозвезда, была повсеместна: в фильмах, журналах, на телевидении и в фотографиях. Но Мэрилин Монро покончила жизнь самоубийством в 1962 году на пике своей славы. По правде говоря, яркий свет и знаменитость ее голливудской персоны затмили настоящую Мэрилин, человека, который был обеспокоен, смущен и одинок.Множество ее портретов Уорхола, каждый из которых сделан с одной и той же рекламной фотографии, увековечивают миф и культ знаменитости.
3. Формалистическая критика
Формализм — это то, чем мы занимались, когда рассматривали элементы искусства и принципы дизайна. Формализм на самом деле не заботится о том, что происходит за пределами фактического пространства работы, но находит смысл в использовании материалов. Одним из поборников формалистического подхода был Клемент Гринберг. Его письмо подчеркивает «среднюю специфику»: представление о том, как материалы используются для создания произведений искусства, имеет неотъемлемый смысл.Что касается рисования и работы на бумаге, в результате получается фокусировка на двухмерной поверхности. Это противоречит традиционному использованию живописи как платформы для иллюзии глубины. Формализм позволяет более аргументированно обсуждать абстрактное и нерепрезентативное искусство, потому что мы можем подходить к ним на их собственных условиях, когда предмет становится средством, а не тем, что он представляет. Это хороший способ приблизиться к произведениям искусства из культур, с которыми мы не знакомы, хотя он имеет тенденцию делать их чисто декоративными и обесценивать любое более глубокое значение.Он также позволяет обучать зрительному восприятию, поэтому до сих пор используется во всех студийных курсах искусства и художественных курсах.
4. Идеологическая критика
Идеологическая критика больше всего касается взаимоотношений между искусством и властными структурами. Он предполагает, что искусство встроено в социальную, экономическую и политическую структуру, которая определяет его окончательное значение. Идеологическая критика, рожденная трудами Карла Маркса, переводит искусство и артефакты как символы, отражающие политические идеалы и усиливающие одну версию реальности над другой.Буквальный пример этой точки зрения мог бы рассматривать Мемориал Линкольна в Вашингтоне, округ Колумбия, как свидетельство политической системы, которая угнетала людей из-за расы, но при этом вызывала политическую волю, чтобы освободить их в процессе прекращения гражданской войны.
Мемориал Линкольна, Вашингтон, округ Колумбия. Фото Джеффа Кубина, лицензия Creative Commons
.Напротив, картина Эрнста Людвига Кирхнера « Франци перед резным стулом » (внизу) 1910 года также считается символом художественной (следовательно, политической) свободы.Его экспрессионистское искусство с его яркими, иногда произвольными цветами и грубым подходом к формам было осуждено нацистской Германией как «дегенеративное». Выставка «Дегенеративное искусство» 1937 года была способом немецкого политического истеблишмента заклеймить современное искусство как нечто злое и коррумпированное. Режим Гитлера интересовали только героические, репрезентативные и идеалистические образы, в чем Киршнер восставал против . Киршнер и другие художники-экспрессионисты подверглись маргинализации, а многие их работы были уничтожены властями.
Эрнст Людвиг Кирхнер, Франци перед резным стулом, 1910, холст, масло, Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид. Работа находится в общественном достоянии
5. Психоаналитическая критика
Психоаналитическая критика — это то, как мы должны смотреть на произведения искусства, если мы чувствуем, что они связаны только с личным самовыражением. В самой чистой форме этой критики творчество неподготовленных и психически больных художников считается столь же важным, как и любое другое искусство. Таким образом, художник «внутри» более важен, чем любая другая причина возникновения искусства или эффект, который оно оказывает.Обсуждая Винсента Ван Гога, вы часто будете слышать, как люди ссылаются на его психическое состояние больше, чем на его настоящие произведения искусства, опыт или карьеру. Это хороший пример психоаналитической критики. Одна из проблем такого рода критики состоит в том, что критик обычно обсуждает вопросы, о которых сам художник может не знать (или отрицать).
6. Феминистская критика
Феминистская критика зародилась в 1970-х годах как ответ на пренебрежение женщинами-художниками с течением времени и в исторических сочинениях.Эта форма критики характерна для рассмотрения искусства как примера гендерной предвзятости в исторической западноевропейской культуре и рассматривает все работы как проявление этой предвзятости. Феминистская критика создала целые движения в мире искусства (в частности, искусство, основанное на перформансах) и изменилась за последние несколько лет, включив в нее все недопредставленные группы. Хорошо известным примером феминистского искусства является масштабная инсталляция Джуди Чикаго The Dinner Party.
На самом деле, во всех этих критических точках зрения есть доля правды.Искусство — это многогранная среда, в которой оказываются влияния почти все характеристики культуры, в которой оно было создано, а некоторые выходят за пределы культурной среды. Эти перспективы, наряду с различными уровнями смысла, которые мы исследовали в этом модуле, помогают нам разгадывать некоторые загадки, присущие произведениям искусства, и приближают нас к пониманию того, как искусство выражает чувства, идеи и переживания, которые мы все разделяем. В нашем поиске важно осознавать все связанные с этим проблемы, учитывать аспекты каждой критической позиции в зависимости от просматриваемой работы, среды (и контекста), в которой вы ее видите, и принимать собственные решения.
цитируемых работ
Роза, Джиллиан. Визуальные методологии: введение в исследование визуальных материалов . Лос-Анджелес: Sage Publications, 2012. Печать.
перспектива | искусство | Britannica
перспектива , метод графического изображения трехмерных объектов и пространственных отношений на двухмерной плоскости или на плоскости, которая является более мелкой, чем оригинал (например, в плоском рельефе).
Перцептивные методы представления пространства и объема, которые визуализируют их так, как они видны в определенное время и с фиксированной позиции и характерные для китайской и большинства западных живописей со времен Возрождения, контрастируют с концептуальными методами.Картины, нарисованные маленькими детьми и первобытными людьми (неподготовленными художниками), картины многих культур, таких как Древний Египет и Крит, Индия, Ислам и Европа до Возрождения, а также картины многих современных художников, изображают объекты и окружение независимо от одного. другой — какими они известны, а не такими, какими они кажутся, — и с тех направлений, которые лучше всего представляют их наиболее характерные черты. Например, многие египетские и критские картины и рисунки показывают голову и ноги фигуры в профиль, а глаз и туловище показаны спереди ( см. Фотографию ).Эта система создает не иллюзию глубины, а ощущение, что объекты и их окружение были сжаты в неглубоком пространстве за картинной плоскостью.
Подробнее по этой теме
черчение: Перспектива
Формы всех частей и их взаимосвязь точно описываются отображением этой информации в наборе чертежей ….
В западном искусстве иллюзии воспринимаемого объема и пространства обычно создаются с помощью линейной системы перспективы, основанной на наблюдениях, что объекты кажутся глазам сокращающимися, а параллельные линии и плоскости сходятся к бесконечно удаленным точкам схода по мере их удаления. пространство от зрителя. Параллельные линии в пространственной рецессии будут казаться сходящимися в единой точке схода, называемой одноточечной перспективой. Пространство восприятия и объем могут быть смоделированы на картинной плоскости с помощью вариаций этого основного принципа, различающихся количеством и расположением точек схода.Вместо одноточечной (или центральной) перспективы художник может использовать, например, угловую (или наклонную) перспективу, в которой используются две точки схода.
Другой вид системы — параллельная перспектива в сочетании со взглядом сверху — традиционен в китайской живописи. Когда окрашиваются здания, а не естественные контуры, и необходимо показать параллельные горизонтальные линии конструкции, параллельные линии рисуются параллельно, а не сходятся, как в линейной перспективе. Часто для обрезки этих линий используется листва, прежде чем они вырастут достаточно далеко, чтобы здание выглядело искривленным.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасРанний европейский художник использовал перспективу, которая была индивидуальной интерпретацией увиденного, а не фиксированным механическим методом. В начале итальянского Возрождения, в начале 15 века, математические законы перспективы были открыты архитектором Филиппо Брунеллески, который разработал некоторые из основных принципов, включая концепцию точки схода, которая была известна Греки и римляне, но были потеряны.Эти принципы были применены в живописи Мазаччо (как на его фреске Тринити в Санта-Мария-Новелла, Флоренция; ок. 1427), который за короткий период привел к совершенно новому подходу в живописи. Вскоре был разработан стиль, использующий конфигурации архитектурных экстерьеров и интерьеров в качестве фона для религиозных картин, которые, таким образом, приобрели иллюзию большой пространственной глубины. В своей основополагающей работе « Della pittura » (1436; «О живописи ») Леон Баттиста Альберти систематизировал, особенно для художников, большую часть практической работы по этому предмету, выполненной более ранними художниками; он сформулировал, например, идею о том, что «зрение образует треугольник, и из этого ясно, что очень удаленная величина кажется не больше точки.”
Леонардо да Винчи: Поклонение волхвовЭтюд с линейной перспективой для Поклонение волхвов , серебряное острие, ручка и бистр, усиленные белым цветом на подготовленной земле Леонардо да Винчи, ок. 1481; в Уффици, Флоренция.
Alinari / Art Resource, Нью-ЙоркЛинейная перспектива доминировала в западной живописи до конца XIX века, когда Поль Сезанн сгладил обычное пространство картины эпохи Возрождения. Кубисты и другие художники 20-го века полностью отказались от изображения трехмерного пространства и, следовательно, не нуждались в линейной перспективе.
Линейная перспектива играет важную роль при презентации идей для работ архитекторов, инженеров, ландшафтных архитекторов и промышленных дизайнеров, предоставляя возможность увидеть готовый продукт до его начала. Принципиально отличается от линейной перспективы и используется как китайскими, так и европейскими художниками, воздушная перспектива — это метод создания иллюзии глубины за счет модуляции цвета и тона.
Перспектива | Encyclopedia.com
В изобразительном искусстве английское слово перспектива относится к оптической иллюзии, при которой изображение на плоской двухмерной плоскости кажется трехмерным; как если бы представленные объекты действительно находились в глубоком космосе, удаляясь за поверхность изображения (как если бы смотрели на них через окно или в зеркало), а в некоторых случаях казалось, что они даже выступают вперед перед изображением.Сам термин происходит от латинского причастия perspectus глагола perspicere, что означает «видеть насквозь». Хотя художники почти во всех мировых культурах с самого зарождения человечества стремились создать какую-то иллюзию визуальной реальности при создании своих изображений, никто не был так озабочен перспективной математикой, как художники итальянской (а затем панъевропейской) ) Ренессанс.
Линейная перспектива в стиле Ренессанс
Альтернативные средства создания иллюзии визуальной реальности в другие времена и культуры будут обсуждены позже, но эта статья начнется с обзора того, что обычно считается само собой разумеющимся в нашей западной культуре. «законное» строительство — метод, изобретенный в эпоху раннего итальянского Возрождения (или заново открытый, если верить, что древние греки и римляне уже осознали основные геометрические принципы).Где-то в конце тринадцатого века в центральной Италии художники, нанятые для росписи фресок на стенах новых церквей, начали воспринимать свои картины не как плоские узоры в традиционной романской манере, а как если бы они думали о своих рисованных пространствах как о театральных рамках. proscenia , за которой разыгрывались священные сцены жизни Христа и его святых. В самом деле, эти художники, возможно, были вдохновлены множеством чудесных пьес, разыгрываемых на углах улиц, городских площадях и даже в порталах церквей в городах по всей Европе в те напряженные годы религиозной неопределенности после провала крестовых походов и падения папства. в раскол.Итальянские художники из Рима (которые все еще помнили древние техники росписи стен) и из Флоренции, в том числе блестящий Джотто ди Бондоне (ок. 1266 / 67–1337), все работают в новой базилике, посвященной недавно канонизированному Святому Франциску в Умбрии. Город Ассизи (рис. 1) непреднамеренно начал революцию, которая должна была радикально изменить стиль и, в конечном итоге, содержание западного искусства на следующие шестьсот лет. Художники больше не будут просто повторять традиционные средневековые формулы для представления священных повествований.Зрители больше не будут воспринимать эти изображения только как абстрактные знаковые символы. Скорее, теперь они должны чувствовать, что могут выйти за рамки рамок прямо в пространство изображения и действительно прикоснуться к святым существам, изображенным на другой стороне — «видя и веря» в манере святого Фомы, который, согласно Писанию, приложил палец к самым ранам Христа, чтобы доказать, что его Спаситель действительно воскрес из мертвых.
Хотя эти ранние перспективные картины не зависели от старой двумерной символической манеры изображения, они также не использовали какую-либо систематическую геометрию для создания своих захватывающих новых оптических иллюзий.Итальянские художники просто стремились изобразить религиозные сцены так, как если бы они разыгрывались у них на глазах de naturale, или в соответствии с природой. Они даже представили отбрасываемые тени и моделирование, как если бы предметы, которые они рисовали, были освещены с одной стороны и в тени с другой, создавая эффект рельефной скульптуры. Этот зарождающийся стиль перспективы часто называют эмпирическим , чтобы отличить его от более систематической математизации искусства, последовавшей в пятнадцатом веке.
Историки искусства по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, было ли это раннее развитие перспективы с тринадцатого по пятнадцатый век эволюцией внутри самой профессии художников, то есть изолированной от идеологии и политики современной христианской Европы, или же это было так. была, так сказать, подтолкнута замечательной наукой, древней для греков и арабов, но совершенно новой для латинского Запада, когда ее рукописи были впервые обнаружены в мавританской Испании и Сицилии после христианского завоевания в XII веке.Эта наука называлась по-гречески optika, , то есть optics, , что переводилось на латынь как perspectiva, , но еще не имело никакого отношения к искусству живописи, позже было названо perspectiva ARTIS , чтобы отличить его от искусства. оригинал perspectiva naturalis. Фактически, первоначальная перспектива имела отношение только к объяснению природы световых лучей, того, как они всегда движутся по прямым линиям, как они отражаются в зеркалах, преломляются при попадании в более плотную среду и, особенно, как они влияют на так, как видит человеческий глаз.
Perspectiva naturalis считалась особой служанкой евклидовой геометрии, которая также была открыта на Западе в XII веке. Поскольку древние греки понимали, что лучи света всегда исходят от своего источника в форме пирамиды (трехмерного треугольника), Евклид рассуждал, что обрамленные ими образы должны соответствовать его фундаментальному закону подобных треугольников; например, на рис. 2, если A — точка источника света, а BCD — освещенная поверхность, то всегда существует постоянная пропорция между расстоянием AC от BCD и относительным размером BCD; другими словами, AC: BCD как AF: EFG как AI: HIJ и т. д.Греческие и арабские комментаторы Евклида быстро осознали значение этого, объяснив, как изображения очень больших объектов могут проникать в крошечный зрачок глаза. Пусть теперь A на рис. 2 обозначает человеческий глаз, а HIJ — наблюдаемый объект (арабские комментаторы любили использовать в качестве примера верблюда). По мере того, как расстояние AI между этими точками уменьшается до AF, затем до AC и так далее, освещенный «верблюд» будет становиться все меньше пропорционально, пока, наконец, не сможет попасть в глаз и быть «видимым».»
Средневековые христианские богословы были очарованы этими греческими и арабскими откровениями. Английский епископ Роберт Гроссетест (ок. 1175–1253) отметил, что, поскольку Бог создал свет в первый день (Бытие), он намеревался применить абсолютные законы геометрии В самом деле, он должен был сформировать ее крошечную форму a priori в своем божественном разуме, а затем спроецировать ее в полном масштабе в пустоту, создав трехмерное пространство и объем мира в соответствии с теми же теоремами Евклида.Другими словами, наука об оптике казалась ключом к разуму Бога.
Члены молодого францисканского ордена со штаб-квартирой в базилике своего святого-основателя в Ассизи были особенно тронуты этими идеями, и не больше, чем его собрат-англичанин Роджер Бэкон (около 1220–1292). Знаменитый трактат Бэкона Opus majus (Великий труд) изобилует призывами к христианским лидерам изучать как евклидову геометрию, так и perspectiva naturalis как оружие против мавров.Бэкон был особенно заинтригован тем, как вогнутые зеркала могут преобразовывать свет в тепло, и поэтому подумал, как их можно сделать, чтобы сжечь мавританские корабли! Кроме того, он сообщил, что геометрия применима к изобразительному искусству. Если бы только религиозные изображения, скажем, Ноев ковчег и другие священные предметы, упомянутые в Писании, были представлены в точном масштабе их библейского описания, христиане были бы вдохновлены, как никогда раньше, на возобновление священного крестового похода и возвращение Иерусалима.
Speculum, по-латыни «зеркало», стало почти синонимом божественного откровения в средние века.В христианской Европе повсюду были опубликованы несколько трактатов с названиями типа Speculum salvationis humanis (Зеркало человеческого спасения). Более того, технология производства зеркал в это время тоже улучшалась, особенно в Венеции, где как плоские, так и выпуклые зеркала из стекла начали изготавливаться подходящего размера, в конечном итоге превратившись в предметы домашнего обихода высшего класса, где их отражения можно было бы сравнивать, причем оба фактически а символически — нарисованными картинками.
Согласно средневековой оптической теории, глаз был не чем иным, как зеркалом.Предполагалось, что выпуклая линза внутри глаза (как мы теперь знаем, неверно) принимает и отображает изображение любого видимого объекта в мельчайших масштабах. как будто отражается в зеркале; Затем изображение передается в зрительный нерв для восприятия в мозгу. Неудивительно, что следующим важным шагом в истории эпохи Возрождения стало сравнение с зеркальным отражением. В настоящее время принято считать, что великий флорентийский архитектор, инженер и импресарио Филиппо Брунеллески (1377–1446) создал первую картину, когда-либо созданную, адаптировав геометрические законы perspectiva naturalis. Дело в том, что оптическая пирамида объясняет и то, как большое изображение может быть уменьшено до масштаба, а также то, как маленькое изображение может быть аналогичным образом увеличено в обратном направлении, во многом так, как современный кинопроектор увеличивает небольшую прозрачность, которая становится увеличенной до тот же масштаб, когда он достигает экрана. Действительно, таким образом Бог должен был сформировать вселенную: сначала это была крошечная форма в Его божественном разуме, а затем Бог полностью спроецировал ее в пустоту. Брунеллески, по-видимому, понял, что на уровне глаз человека, смотрящего в зеркало, он видит не только его или ее собственный глаз, отраженный на том же уровне, но и края других отраженных объектов, параллельные земле, на которой стоит зритель, и все они кажутся видимыми. сходятся к «точкам схода» на той же линии на уровне глаз.Это называется принципом «горизонта» (рис. 3).
В любом случае, где-то между 1413 и 1425 годами Брунеллески действительно нарисовал небольшую картину баптистерия Флоренции, видимую с портала Дуомо. К сожалению, эта историческая картина утеряна, но ее композиция, вероятно, была основана на геометрической диаграмме, сочетающей принципы зеркала с некоторыми другими традиционными методами измерения, используемыми геодезистами, и, возможно, новыми методами проекции, вдохновленными картографией.Мы можем предположить зеркальную связь, потому что биограф Брунеллески отчетливо вспомнил, что его герой продемонстрировал первую перспективную картину, когда зритель прижимал заднюю сторону к одному глазу, лицевую сторону изображения смотрел в противоположную сторону, а затем выглядывал через маленькое отверстие, просверленное на спине. стороны и увидеть нарисованное изображение Баптистерия на лицевой стороне, отраженное в плоском зеркале, которое держится в другой руке зрителя (рис. 4). Это было, по-видимому, самым ранним признанием истинной точки схода в перспективном изображении на одной линии с глазом художника, из которого была представлена изображенная сцена, и в котором все удаляющиеся перпендикулярные края объектов, представленных на картине, кажутся иллюзионистски сходящимися.
В 1435 и 1436 годах гуманист Леон Баттиста Альберти (1404–1472), только что вернувшийся во Флоренцию после пожизненного изгнания из дома своих предков, был настолько впечатлен плодотворной художественной деятельностью города, что написал трактат Della pittura (О живописи), посвященная Брунеллески и другим современным художникам. В начале своей книги Альберти утверждал, что художники должны изучать геометрию, чтобы добиться успеха; он даже сформулировал основные евклидовы определения точки, линии и плоскости, а затем предложил простую геометрическую оптическую формулу для построения перспективного изображения, возможно, упрощенную кодификацию метода Брунеллески.(См. Врезку текстового объяснения Альберти с сопровождающими иллюстрациями.) Вместо того, чтобы сравнивать свою систему с зеркалом, он сравнил ее с просмотром через окно, закрепленное сеткой из струн (рис. 6). «Окно Альберти» с тех пор стало метафорой концепции западной цивилизации о линейной перспективе, то есть перспективе, определяемой только нарисованными линиями, обозначающими края видимых вещей, которые сходятся или удаляются к единому горизонту.
Почему линейная перспектива настолько уникальна для западной цивилизации? Как указывалось выше, появление искусственной линейной перспективы на Западе во многом было связано с идеализированной геометрией, которая, казалось, раскрывала работу разума Бога и, таким образом, применительно к созданию святых картинок должна возродить христианскую веру.Возможно, не случайно, что самая первая монументальная картина, построенная в соответствии с перспективой Брунеллески, имела своим предметом Святая Троица (рис. 5), большая фреска, изображающая фигуры почти в натуральную величину на стене нефа церкви. Санта-Мария-Новелла окрашены c. 1425 г. — его друг Мазаччо (1401–1428 гг.). Эта фотография, безусловно, была попыткой чтобы убедить христианских зрителей в том, что самая метафизическая тайна христианского богословия может проявляться в физической форме прямо у них на глазах.
Некоторые современные ученые, тем не менее, все еще утверждают, что Троица Мазаччо , , а также перспектива Возрождения с самого начала были светскими реакциями на средневековую религиозность. Хьюберт Дамиш, например, считает, что его появление лучше объяснить неисторически, с помощью постмодернистского структурализма и лакановского психоанализа (Damisch, 1994). В любом случае к XVI веку художники и их аристократические покровители проявляли меньший интерес к применению перспективы для возвышения религиозных картин, чем к возрождению языческой древности.В самом деле, вместо того, чтобы поднимать человеческие глаза к усиленному созерцанию божественного, окно Альберти действительно преуспело в низводя небеса на землю, открывая больше материальности, чем духовности в ее эфирной сущности. Отныне даже ангелы были преобразованы в светские твердые тела, жесткие евклидовы тома, которые поднимали вопросы о том, как они могли убедительно казаться бегущими. Галилео Галилей (1564–1642), начавший свою карьеру преподавателем перспективы во Флорентийской Академии художеств, стал настолько экспертом, что построил свой собственный оптический телескоп, чтобы наблюдать за Луной.С глазом, давно воспитанным в искусственной перспективе, особенно в рисовании теней и теней от сферических тел, он смог различить то, что никто в мире раньше не понимал: поверхность Луны покрыта не таинственными сверхъестественными пятнами, а высокими горами. и низкие долины, отражающие солнечный свет и отбрасывающие тени — совсем как альпийский регион северной Италии.
В конечном итоге наиболее важный вклад линейной перспективы в западное искусство был сделан в его технологии, а не в эстетике.Что еще более важно, это изменило не только то, как мы рисуем картинки, но и то, как мы на самом деле можем видеть то, что мы рисуем — но это уже другая история.
Другие «перспективы»
Хотя каждый человек (любой национальности) испытывает естественную визуальную иллюзию параллельных граней, например обочины дорог или железнодорожные пути — кажется, что они сходятся к какой-то точке по мере приближения к горизонту, неестественно воспроизводить эту иллюзию на фотографиях. Другими словами, хотя все видят одно и то же явление в реальности, никто, независимо от его художественного таланта, от природы не предрасположен изображать его (за исключением, что примечательно, некоторых одаренных аутистов).Перспектива — это техника, которой, как правило, необходимо овладеть. Следовательно, нет оснований полагать, что природа, а не воспитание, имела какое-либо отношение к тому, почему художники других эпох и культур не преследовали «реализм», предпочитаемый на Западе.
Маленькие дети инстинктивно создают картины одновременно с нескольких точек зрения, как на рис. 7, рисунок Анны, пятилетней украинской девочки. Обратите внимание, как она показывает деревья и гамак на схематическом виде сбоку, но, поскольку она хочет показать свою мать, лежащую внутри гамака, изображает ее в позе балансирующей на краю; это как если бы ее мать теперь вообразили, как если бы смотрели сверху.До внедрения евклидовой геометрии и оптики в искусство Западной Европы в период раннего Возрождения, ни у одного художника нигде не было культурной потребности в том, чтобы их картины воспроизводили оптику видения с одной точки зрения и почти все условности, которые они использовали для обозначения твердой формы и далекое пространство — даже в самом изощренном искусстве Запада до Возрождения и всех других незападных культур — возникло из подобных выражений, которые можно найти в инстинктивном искусстве детей.
Это не означает, что неперспективные изображения следует называть «детскими» в смысле примитивности (или неполноценности) западного стиля.Наоборот. Множественные точки обзора и другие врожденные изобразительные обозначения, такие как размещение близлежащих фигур и объектов внизу поверхности картины, а более удаленных вверху, были усовершенствованы в одну из самых эстетически красивых и стильных картин во всей истории искусства. Освещение рукописей в средневековой Персии — прекрасный тому пример (рис. 8). Интересно, что в то время как средневековый ислам обладал греческой оптикой, в том числе евклидовой геометрией, задолго до Запада (мусульманские философы даже добавляли свои собственные комментарии), мусульманские художники никогда не применяли оптику в искусстве, а использовали геометрию только для создания сложных абстрактных узоров в своей великолепной архитектуре. .
Художники из Китая и Японии, с другой стороны, усовершенствовали два правила перспективы, которые не имели ничего общего с оптической геометрией. (Евклид был неизвестен на Дальнем Востоке до семнадцатого века.) Один из методов представлял собой своего рода аксонометрическую проекцию, при которой прямолинейные объекты рисовались так, как если бы их перпендикулярные стороны были расположены под углом, как в западной перспективе, но с сохранением их параллельных краев. параллельны и никогда не сходятся (рис. 9). Другое соглашение, называемое воздушной или атмосферной перспективой, обеспечивало эффективную иллюзию далекого пейзажа просто за счет тональности цвета.Например, далекие горы были окрашены в дымчато-серый или синий цвет в отличие от более ярких цветов ближайших объектов переднего плана, что создавало идеальное дополнение к китайской склонности к философским размышлениям. В эпоху Возрождения атмосферная перспектива также исследовалась западными художниками, особенно Леонардо да Винчи.
Другое соглашение о перспективе, ракурс, не обязательно связано с оптической геометрией и было независимо реализовано в других культурах. Это иллюзия изображения объекта, который, кажется, простирается вперед или назад в пространстве, хотя можно наблюдать только один его конец, например конечность тела, изображенную так, как будто она направлена прямо на зрителя.(Вспомните знаменитый плакат с вербовкой Джеймса Монтгомери Флэгга «Я хочу тебя» во время Первой мировой войны.) Древние художники майя в Центральной Америке по идеологическим причинам, свойственным их культуре, применяли аналогичное ракурсное соглашение, изображая своих правителей, сидящих с резко согнутой в сторону ногой. (Рис. 10): обратите внимание на искривленную правую ступню сидящего мужчины. Эта поза имела особое значение, потому что она означала ритуал самопожертвования, в котором Майя
Позвольте мне рассказать вам, что я делаю, когда рисую.Прежде всего, на поверхности, которую я собираюсь рисовать, я рисую прямоугольник любого размера, который я хочу, который я рассматриваю как открытое окно, через которое виден объект рисования; и я решаю, насколько большими должны быть человеческие фигуры на картине. Я делю рост человека на три части, которые будут пропорциональны величине, обычно называемой braccio [0,5836 метра]; поскольку, как можно видеть по соотношению его конечностей, три braccia — это примерно средний рост человеческого тела.Этой мерой я делю нижнюю линию моего прямоугольника на столько частей, сколько она может удерживать; и эта нижняя линия прямоугольника для меня пропорциональна следующей поперечной эквидистантной величине, видимой на тротуаре [Рис. А]. Затем я устанавливаю точку в прямоугольнике, где хочу; и поскольку она занимает место, куда падает центральный луч [от глаза художника], я буду называть ее центральной [исчезающей] точкой [Рис. B]. Подходящее положение для этой центральной точки не выше базовой линии, чем рост человека, изображаемого на картине, поскольку таким образом и зрители, и объекты на картине будут казаться находящимися в одной плоскости.Поместив центральную точку, я провожу от нее прямые линии к каждому из делений базовой линии. Эти линии показывают мне, как последовательные поперечные величины визуально изменяются на почти бесконечное расстояние [Рис. C].…
У меня есть [другая] поверхность для рисования, на которой я начерчиваю прямую линию, и ее делю на части. как те, на которые делится базовая линия прямоугольника. Затем я помещаю точку над этой линией, прямо над одним ее концом, на той же высоте, что и центральная точка от базовой линии прямоугольника, и из этой точки я рисую линии к каждому из разделов линии [Рис. .D]. Затем я определяю расстояние, которое я хочу между глазом зрителя и картиной, и, установив положение пересечения на этом расстоянии, я создаю пересечение с тем, что математики называют перпендикуляром … Этот перпендикуляр даст мне в точке места он разрезает другие линии, мера того, что расстояние в каждом случае должен находиться между поперечными равноудаленными линиями дорожного покрытия. Таким образом я провел все параллели тротуара [Рис. E].… Доказательством того, правильно ли они нарисованы, будет то, если одна прямая линия образует диаметр соединенных четырехугольников на тротуаре [Рис.F]. Когда я аккуратно проделал все это, я провожу линию поперек, равноудаленную от других линий ниже, которая разрезает две вертикальные стороны большого прямоугольника и проходит через центральную точку [Рис. ГРАММ]. Эта линия для меня является пределом или границей, и никакая величина, превышающая ее, не превышает глаз зрителя. Поскольку она проходит через центральную точку, эту линию можно назвать центральной линией [горизонта]. Вот почему мужчины, изображенные стоящими на самом дальнем расстоянии друг от друга, намного меньше, чем те, что находятся рядом, — явление, которое ясно демонстрируется самой природой, поскольку в церквях мы видим головы людей, которые ходят, движутся более или менее по сторонам. такой же рост, а ступни тех, кто находится дальше, могут соответствовать уровню колен впереди.
царя раздвинули ноги, чтобы взять кровь из пениса и предложить ее богам.
См. Также Arts ; Геометрия ; Пейзаж в искусстве ; Реализм ; Визуальная культура .
библиография
Damisch, Hubert. Происхождение перспективы. Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 1994.
Edgerton, Samuel Y. Новое открытие эпохи Возрождения линейной перспективы. Нью-Йорк: BasicBooks, 1975.
Кемп, Мартин. Наука об искусстве: оптические темы в западном искусстве от Брунеллески до Сера. Нью-Хейвен: издательство Йельского университета, 1990.
Саммерс, Дэвид. Реальные пространства. New York, Phaidon, 2003.
White, John. Рождение и возрождение живописного пространства. Cambridge, Mass .: Belknap, 1987.
Samuel Y. Edgerton
Важность перспективы в искусстве | Майра Наито
Это больше, чем просто ваша точка зрения
Важность перспективы в искусстве давно осознал флорентийский архитектор Филипо Брунеллески.Он разработал линейную перспективу, которая проецировала иллюзию глубины с помощью точек схода, к которым сходились все линии на горизонте. Многим итальянским художникам не потребовалось много времени, чтобы начать использовать ту же линейную перспективу в своих картинах. Мазаччо — первый великий художник раннего Возрождения, продемонстрировавший полное мастерство перспективы.
Проще говоря, перспектива — это чья-то точка зрения. С точки зрения перспективы в искусстве, это техника создания иллюзии глубины и пространства (трех измерений) на плоской поверхности.Перспектива — это то, что заставляет произведение искусства казаться имеющим форму, размер, расстояние и пространство. Другими словами, это делает произведение искусства реалистичным.
(Фото: Pexels)Эти мастера обнаружили, что прямые параллельные линии сходятся, уходя вдаль, в так называемые точки схода. Сделайте снимок дороги выше. Все мы знаем, что края дороги — это параллельные линии, но они кажутся сходящимися в одной точке или точке схода.Причем сходится не только дорога, но и вершины телефонных столбов справа. Все линии ведут к этой единственной точке схода на горизонте или на уровне глаз.
Мы все научились рисовать две коробки и соединять углы, чтобы создать куб.В какой-то момент в детстве мы все научились рисовать куб. Хотя это и не совсем точно, это было неплохое начало для перспективы. Необходимые основы — одно-, двух- и трехточечная перспектива. Есть четыре, пять и шесть точек зрения, но они включают в себя изогнутые линии, которые придают вашим рисункам вид линзы «рыбий глаз».В этом посте мы сосредоточимся только на основах.
Одноточечная перспектива
Слева: одноточечная перспектива непосредственно перед кубом. Справа: одноточечная перспектива немного смещена от центра.Все точки приводят к одной точке схода. Истинная одноточечная перспектива будет иметь все линии куба, ведущие к одной точке схода. Обычно это происходит, если, например, мы видим здание, стоящее прямо перед ним.
Двухточечная перспектива
Двухточечная перспектива имеет две точки схода на горизонте.Как следует из названия, двухточечная перспектива имеет две точки схода на горизонте. Снова возьмем пример со зданием: мы будем стоять не в центре, чтобы видеть две стороны здания. Линии каждой стороны сходятся к точке схода на этой стороне, а не только к краям здания, но также к любым окнам, выступам, дверным проемам и т. Д.
Трехточечная перспектива
Трехточечная перспектива сверху здания. Линии для окон и дверей также будут идти к точкам схода..
Трехточечная перспектива с уровня земли. Линии для окон и дверей также будут идти к точкам схода.Трехточечная перспектива также имеет две точки схода на горизонте, но включает третью точку схода выше или ниже линии горизонта. Это особенно важно при рисовании городских пейзажей. Если вы стоите на уровне земли небоскреба и смотрите вверх, кажется, что здание сужается наверху. Если вы летите над городом и смотрите вниз на высокое здание, кажется, что оно сужается по мере приближения к улице.
Практическое применение…
Все в мире вокруг вас следует этим правилам перспективы. На этом этапе должно быть довольно ясно, насколько важна для вас перспектива в искусстве. Это иллюзия, но она абсолютно необходима, если вы хотите, чтобы ваши рисунки выглядели более реалистично. Попробуй сам. Лучше всего начать с линейки, чтобы убедиться, что вы точно попадаете в точки схода. Начните с одноточечной перспективы и делайте это до тех пор, пока не сможете практически сделать это с закрытыми глазами.
Возможно, нарисуйте дорогу сверху, но включите телефонные столбы с одной стороны и несколько зданий с другой. На этом этапе нет необходимости в деталях о зданиях, но вы можете добавить базовый контур для окон и дверей. Важно, чтобы горизонтальные линии были параллельны горизонту, а вертикальные линии — параллельными друг другу. Конечно, не у всех зданий есть прямые стороны, но в этом упражнении, пока вы не освоитесь, вы должны сохранять четкость линий. Как только вы почувствуете себя комфортно и будете довольны своими результатами, переходите к двух-, а затем трехточечной перспективе.
БЕСПЛАТНЫЙ КЛАСС:
Как рисовать: самые основы
Дополнительная литература:
Важность линии в искусстве
Важность ценности в искусстве
Границы | Соединяя искусство и мозг: взгляд художника на визуальную неопределенность
Введение
В последнее десятилетие или около того наблюдалась значительная междисциплинарная деятельность между искусством и наукой, когда многие ученые применяли знания и методы из своих областей, чтобы по-новому взглянуть на то, как создается и ценится искусство (Journal of Consciousness Studies, 1999, 2000 , 2004; Зеки, 1999; Ливингстон, 2002; Солсо, 2003; Мартиндейл, 2006).Иногда ученые тесно сотрудничали с историками искусства, чтобы поделиться идеями и подходами (Freedberg and Gallese, 2007; Onians, 2008). Одним из факторов, мотивирующих этот новый дух сотрудничества, является осознание того, что художники сделали определенные открытия о том, как работает человеческий мозг, которые только сейчас открываются учеными. По словам Зеки (1999, стр. 2): «… большинство художников также являются неврологами». Кавана (2005), другой выдающийся исследователь зрения, говорил о «художнике как о нейробиологе.«Учитывая, что на протяжении многих веков художники интенсивно изучали способ восприятия мира, возможно, неудивительно, что они пришли к пониманию определенных особенностей способа, например, мы ощущаем предметы, цвет, форму или глубину. Благодаря своим исследованиям художники оставили постоянные записи о своих находках во всех бесчисленных произведениях искусства в музеях и галереях по всему миру. Задача распаковки всего этого депонированного художественного знания и согласования его с нашим текущим научным пониманием восприятия и познания огромна.Вот почему следует приветствовать недавнюю совместную деятельность, несмотря на большие межкультурные и методологические проблемы, которые она ставит. Проблемы будут рассмотрены позже в этом документе. Однако сначала я расскажу о своем собственном опыте художника, сотрудничавшего с учеными в области изучения искусства. Как будет видно из дальнейшего, процесс тесного сотрудничества с учеными поднял ряд проблем, с которыми, как я полагаю, сталкиваются многие сотрудники, пытаясь работать в двух совершенно разных традициях.В результате этой работы я по-прежнему убежден не только в том, что художники и ученые могут эффективно работать вместе для создания новых, взаимно релевантных знаний, но и в том, что они делают это очень важно.
Работа начнется с представления темы, ставшей предметом совместных исследований, которую я называю «визуальная неопределенность». Эта область имеет большое значение в истории искусства и, как я надеюсь показать, потенциально представляет значительный нейробиологический интерес. Излагая предысторию, я опишу, как я узнал о феномене визуальной неопределенности, как другие художники исследовали его эффекты, и как я пытался в своей работе создавать неопределенные изображения.Затем я опишу некоторые из нейробиологии, которая имеет отношение к этому явлению, и совместные исследования, которые я провел с нейробиологами и психофизиками для изучения реакции на такие изображения. Наконец, я рассмотрю некоторые последствия этой работы для междисциплинарности искусства и науки в целом.
Перцептивный феномен визуальной неопределенности
Визуальная неопределенность — это перцептивный феномен, который возникает, когда зрителю предъявляют, казалось бы, значимый визуальный стимул, который отрицает легкую или немедленную идентификацию (Pepperell, 2006).Впервые я узнал об этом, когда учился на бакалавриате, когда смотрел немой немецкий экспрессионистский фильм «Кабинет доктора Калигари » (Weine, 1920), который известен своими ненатуралистическими декорациями и очень контрастным монохроматическим освещением. Примерно через три четверти просмотра фильма произошло нечто замечательное: изображение внезапно стало неузнаваемым. Хотя я мог ясно видеть, что экран был полон форм (насколько мне было известно, проблем с моим зрением не было), они не формировали значимую сцену, и мне пришлось изо всех сил пытаться идентифицировать формы передо мной.На рисунке 1 показаны два кадра из фильма, первый — в момент «неузнавания», а второй — через несколько кадров, когда фигура наклоняется из-за стола, и я снова смог разобрать, что было изображено. .
Рис. 1. Два кадра из Кабинета доктора Калигари, показывающие (слева) момент непризнания и (справа) момент распознавания примерно через 5 секунд после .
Эта 5-секундная секвенция произвела на меня большое впечатление, с последствиями, которые сохраняются и по сей день.В отличие от обычного визуального восприятия, когда мир полон объектов, которые мы легко узнаем, за этот короткий промежуток времени мой обычный концептуальный захват мира потерпел неудачу. Я помню этот опыт, отмеченный легкой формой беспокойства и замешательства в сочетании с активной борьбой за осмысление увиденного. С тех пор я понял, что такие переживания не редкость. На самом деле, я разговаривал со многими другими, кто сообщал о подобных кратковременных перерывах в узнавании. С тех пор я определенно осознавал это в собственном восприятии.
Одним из самых ярких телевизионных воспоминаний моего детства был фрагмент викторины ранним вечером под названием Ask the Family , транслировавшейся в Великобритании в 1970-х годах, в которой две семьи столкнулись друг с другом в тесте на общие знания и наблюдения. . Рассматриваемый раздел шоу включал в себя повседневный объект, представленный крупным планом или под необычным углом. Когда камера выдвинулась, чтобы полностью показать объект, семьи поспешили опознать его как можно быстрее.Я подозреваю, что отчасти причина того, что этот телевизионный пустяк так легко запоминается теми, кто его видел, заключается в том, что это был один из редких случаев в массовой культуре, когда изображение было намеренно представлено таким образом, чтобы его нельзя было узнать. Столкнувшись с такими изображениями, мы, кажется, вынуждены определять их значение, поэтому обращаем на них другое внимание, чем при легко узнаваемых взглядах на одно и то же. В наши дни мы могли бы даже заручиться помощью онлайн-сообщества для решения визуальных головоломок такого рода.Изображение на рисунке 2 было изображением, размещенным на доске объявлений университета сбитым с толку ИТ-менеджером, который хотел помочь определить, что представляет собой его печенье на рождественскую тему.
Рис. 2. Изображение «неопределенного печенья», взятое с веб-сайта университета, с подписью: «Что это, черт возьми, это ???? Найдено в пачке шоколадного печенья Cadbury’s Festive Friends в офисе сегодня днем . Что, черт возьми, это должно быть? Санта? Олень? Снеговик????? Скажите, если знаете! ”Изображение перепечатано с разрешения.
Визуальная неопределенность может быть определена как восприятие, возникающее в ответ на изображение, которое предполагает присутствие объектов, но отрицает легкое или немедленное распознавание. Неофициальные данные свидетельствуют о том, что столкновение с такими изображениями вызывает потребность определить, что изображено, поэтому для решения головоломки уделяется дополнительное внимание.
Краткий обзор визуальной неопределенности в истории искусства
Очарование неопределенных образов не ускользнуло от внимания художников, которые часто использовали свои способности, чтобы сбить с толку публику.В первом крупном исследовании неузнаваемых образов в искусстве Гамбони (2002) проследил использование неопределенности в произведениях, уходящих глубоко в историю искусства, показывая, как художники намеренно включали элементы или отрывки в картины, которые мешали зрителям идентифицировать то, что они видели. Знаменитый пример можно найти в работе Джозефа Райта из Дерби, выполненной в конце восемнадцатого века под названием «Эксперимент на птице в воздушном насосе » (Лондонская Национальная галерея, 1768 г.). Картина изображает научную демонстрацию воздействия кислородного голодания на птицу и, как правило, передана с безупречной четкостью.Тем не менее, в банке с подсветкой на видном месте на переднем плане сцены плавает странный объект. С тех пор, как картина была впервые выставлена, люди гадали, что это за объект. Его по-разному называли тушей птицы, черепом и маринованным органом, но до сих пор не существует общепризнанной интерпретации (Schupbach, 1989, стр. 346–347). Обычно предполагалось, что художник намеренно создал объект таким образом, чтобы добавить дополнительное измерение интереса для зрителей.
Одним из художников, сделавших больше, чем большинство других, для использования художественных возможностей визуальной неопределенности, был Дж. М. У. Тернер, английский художник, связанный с романтическим движением начала девятнадцатого века и известный своими атмосферными пейзажами и морскими пейзажами. Несмотря на свою теперь уже титаническую репутацию, при жизни Тернера часто критиковали за то, что он создавал то, что считалось нечитаемым и расплывчатым, что, по мнению многих критиков, попирало хороший вкус и художественную честность (см. Рис. 3).Удивительно, что изображения, которые Тернер выставлял публично и на которые жаловались наиболее громко, такие как пейзажи начала 1800-х годов, кажутся нам до сих пор довольно четкими и отчетливыми. Об одной такой картине другой художник прокомментировал: «… так много оставалось на усмотрение вообразить , что это было похоже на взгляд в угольный костер или на старую стену, где из множества различных и неопределенных форм воображение должно было быть использовано для зачатия. вещи »(Гейдж, 1975, с. 450).
Рисунок 3.Карикатура девятнадцатого века, высмеивающая методы живописи Дж. М. У. Тернера, которые, по мнению многих его современников, создавали нечеткие или неузнаваемые сцены .
Если бы критики увидели некоторые из работ, которые Тернер не показывал публично, такие как весьма неопределенный интерьер большого дома : Гостиная, Восточный замок около 1830 года, находящийся сейчас в коллекции Тейт в Лондоне, они бы очень вероятно были сбиты с толку. Историкам до сих пор неясно предмет или мотив картины, и действительно, даже при внимательном рассмотрении невозможно различить все, кроме части изображенных объектов.Он был описан как находящийся в «состоянии растворения» (Butlin and Joll, 1984, p. 282) и казнен с энергией и свободой, которую не видели современники Тернера.
Интересно поразмышлять о том, что происходило в уме Тернера, что привело его к созданию таких работ, и в умах публики, которая изо всех сил пыталась прочитать даже его более узнаваемые произведения. Однако мы знаем, что его картины оказали влияние на 30-летнего Клода Моне, когда он посетил Лондон в 1870 году, чтобы избежать призыва на военную службу во время франко-прусской войны, где он впервые увидел работы Тернера (House, 1986 , п.113). Вскоре Моне повторил атмосферные образы Тернера в картине 1872 года: «Впечатление , восход солнца », название которой, когда она была выставлена в 1874 году, дало название импрессионистскому движению. Это довольно схематичное изображение гавани Гавра в тумане особенно рассердило одного современного критика, который высмеял его неточность и презрительно спросил: «Что изображено на этом полотне?» (Лерой, 1874 г.).
На самом деле, с точки зрения Моне, функция его картины заключалась не в том, чтобы затемнять, а в точном изображении внешнего вида мира, другими словами, то, что он видел , а не то, что он знал, что находится там. перед ним.Картина, подобная одному из многих видов Руанского собора 1890-х, которые он нарисовал, — это не столько изображение самих стен собора, сколько свет, отраженный этими стенами (House, 1986, стр. 221). В соответствии с популярными среди художников во времена Моне теориями видения нам, как зрителям, предстоит прочитать в этих световых узорах форму собора, из которого они были получены, с использованием наших собственных концептуальных ресурсов. Это то, что Гомбрих (1960, стр. 161) назвал в Art and Illusion «долей смотрящего» в сделке с изображениями, вкладом, который зрители вносят в смысл изображения из своего собственного воображения.Гомбрич (1960, с. 250) отметил, что великий защитник Тернера, художественный критик и теоретик Джон Раскин призывал художников рисовать только то, что попадает в «детский» или «невинный глаз», то есть глаз как фиксатор. «Плоские цветные пятна, просто как таковые, без осознания того, что они означают — как слепой увидел бы их, если бы внезапно одарен зрением». Моне сам подписал такое мнение, отметив, что он «… пожалел, что родился слепым, а затем внезапно обрел зрение, чтобы начать рисовать таким образом, не зная, какие объекты он видел перед собой.»(Ночлин, 1966, с. 35–36).
Еще молодым человеком в 1895 году русский художник, которому впоследствии приписывают введение абстракции в европейское искусство, Василий Кандинский, увидел одну из серий картин Моне, изображающих залитые солнцем стога сена, в московской галерее. Не понимая, что это за картина, он позже рассказал:
И вдруг впервые увидел картинку. Каталог сообщил мне, что это был стог сена (точнее, стога зерна). Я не узнал его … И с удивлением и замешательством заметил, что картина не только захватила меня, но и неизгладимо запечатлелась в моей памяти.Живопись приобрела сказочную силу и великолепие. И, хотя и неосознанно, объекты дискредитировались как существенный элемент картины. (Парсонс и Гейл, 1992, стр. 255).
Подобный опыт описывается в отрывке из книги Кандинского « Воспоминания », когда он вернулся в свою студию в сумерках и был поражен, увидев «неописуемо красивую картину, наполненную внутренним сиянием», стоящую у стены (Lindsay and Vergo, 1982, с. С. 369–370). В нем он мог различать «только формы и цвета», а не понятные предметы.Фактически это была одна из его собственных импрессионистических картин, перевернутая на бок, предмет которой он не мог распознать. Кандинский осознал, что безобъектные образы могут вызывать замечательный отклик восприятия. Впоследствии он потратил много лет на совершенствование визуального языка, с помощью которого можно было выразить это понимание.
Среди современных художников Герхард Рихтер несколько необычен тем, что работает в нескольких совершенно разных стилях. Он особенно известен как своими фото-подобными изображениями, точно визуализированными, так и своими в целом более крупными абстрактными работами, которые он часто создает почти случайным актом соскабливания, оставляя окончательный эффект непредсказуемому взаимодействию между краской и инструментами.
Но вместо того, чтобы восприниматься как реалистичные в общепринятом смысле или абстрактные в смысле нерепрезентативности, работа Рихтера может быть лучше понята как «неопределенная» в том виде, как это было описано здесь до сих пор. Художник пытается создать чувство неуверенности, отсутствия неподвижности, которое привлекает зрителя, чтобы попытаться разрешить то, что он видит. Сам Рихтер очень откровенно говорит об этом, говоря: «Картины, которые можно интерпретировать и которые содержат смысл, — плохие картины.«Хорошая картина, с другой стороны,«… демонстрирует бесконечное множество аспектов, она лишает нас уверенности, потому что лишает вещь ее смысла и имени. Он показывает нам то, во всем многообразии значений и бесконечном разнообразии, что исключает возникновение какого-либо единственного смысла или взгляда ». (Элгер, Обрист, 2009, стр. 32–33). И в этом разговоре с искусствоведом Робертом Сторром он предлагает понимание своей собственной теории неопределенного восприятия:
ГР: Я стараюсь избегать в картине чего-то похожего на стол или другие предметы.Это ужасно, если это произойдет, потому что тогда все, что вы можете увидеть, — это этот объект.
РС: Значит, вы учитываете аспекты или предложения изображений в абстрактной работе, но не реальные изображения?
GR: Не актуальные фотографии. Я просто хотел еще раз подчеркнуть свое заявление о том, что мы не можем видеть иначе. Мы находим картины интересными только потому, что всегда ищем то, что нам кажется знакомым. Я что-то вижу и мысленно сравниваю и пытаюсь понять, к чему это относится.И обычно мы находим эти сходства и называем их: стол, одеяло и так далее. Когда мы ничего не находим, мы расстроены, и это заставляет нас волноваться и интересоваться до тех пор, пока нам не придется отвернуться, потому что нам скучно. Так работает абстрактная живопись…
РС: Я просто говорю, что вы используете картины как способ затруднить чтение изображения людьми.
ГР: Да, верно.
(Storr, 2003, стр. 178–179).
Из этого краткого обзора визуальной неопределенности в искусстве очевидно, что художники, которым трудно расшифровать изображения, делают это не только для того, чтобы умышленно затемнять или сбивать с толку свою аудиторию.Они также действуют скорее как специалисты по зрению, исследуя, как определенные виды изображений задействуют зрительную систему и как мы понимаем мир. Более того, повышая наше зрительное восприятие, как считают некоторые художники, неопределенные изображения в их различных формах могут производить интересные, даже откровенные, эстетические переживания.
Создание неопределенных изображений
Как и упомянутые здесь художники, мой первоначальный интерес к феномену визуальной неопределенности был художественным.Я был поглощен проблемой создания изображений, как неподвижных, так и движущихся, которые могли бы вызвать такое же состояние визуальной неопределенности у других, которое я испытал сам, когда смотрел последовательность Кабинет доктора Калигари . Я пробовал много способов добиться этого, используя кино, видео, коллаж, генерацию фрактальных изображений и обработку цифровых изображений. В каждом случае я пытался создать изображение достаточной сложности, чтобы убедительно предположить присутствие какого-либо объекта или сцены, но в то же время отрицать легкую или немедленную идентификацию.На рисунке 4 показаны первые бумажные коллажи с примерами этих экспериментов. Вскоре я обнаружил, что проблема «захвата» зрительной системы человека таким способом намного сложнее, чем я ожидал вначале. Как я теперь понимаю, специалистам по зрению хорошо известно, что зрительная система человека чрезвычайно эффективна при быстрой идентификации объектов в восприятии (Thorpe et al., 1996; Rousselet et al., 2002). Даже имея малейшие подсказки, такие как две точки и кривая, мы можем интерпретировать такие вещи, как лица, почти мгновенно.В качестве альтернативы, если информация на изображении слишком зашумлена или искажена, мы просто классифицируем ее как «бессмысленную» абстрактную текстуру и не пытаемся различать в ней объекты (см. Рисунок 5).
Рисунок 4. Неопределенность 4 , бумага на карте, 29 см × 15 см, 1992 г. . Ранняя попытка создать неопределенный образ с помощью бумажного коллажа.
Рисунок 5.Изображение слева представляет собой шумную текстуру, которая не предполагает никаких объектов и поэтому эффективно рассматривается как абстрактная . Простое расположение двух точек и кривой справа показывает, насколько легко мы можем распознавать объекты даже по самым скудным подсказкам. Проблема создания неопределенных изображений состоит в том, как избежать обоих этих видов интерпретации.
Таким образом, задача создания действительно неопределенных произведений искусства заключалась в достижении тонкого баланса между узнаваемостью и абстракцией, чтобы возбудить любознательность визуальной системы зрителя и в то же время подорвать его способность к узнаванию.После многих лет экспериментов я постепенно разработал метод рисования, а затем и живописи, который, казалось, давал этот эффект довольно надежно. Я обнаружил, что, используя классическую живописную архитектуру, которая часто встречается в европейских картинах, написанных между 1500-м и началом 1900-х годов, я могу создать изображение, которое вызывало сильные ожидания от узнаваемых объектов и сцен. (Этот классический период был эпохой в фигуративном искусстве, которую многие люди связывают с узнаваемым изображением форм, в отличие от более позднего модернизма, когда художники все больше обращались к искажению и абстракции.Используя эту общую графическую структуру, но опуская или иным образом манипулируя теми особенностями изображения, которые можно было бы легко распознать, я смог добиться неизменно неопределенного изображения. Некоторые примеры этих картин показаны на рисунках 6, 7 и 8.
Рисунок 6. Паралич , панель, масло, 27 см × 33 см, 2006 г. . Частная коллекция.
Рисунок 7. Импульс , Холст, Масло, 80 см × 70 см, 2006 г. . Коллекция Эксетерского университета.
Рис. 8. Полет , бумага, масло, 30 см × 40 см, 2007 г. . Частная коллекция.
На ранних стадиях создания этой работы процесс определения того, что сделало определенное изображение успешным неопределенным в терминах, описанных выше, был в значительной степени делом моего личного суждения. Мне приходилось полагаться на собственное прочтение создаваемого мной изображения и оценивать, достаточно ли формы в нем напоминают предметы или сцены, или были ли они слишком абстрактными или текстурными, чтобы пробудить любопытство зрителя.Я все чаще интересовался мнением других, показывая картины в галереях или мастерских и прося зрителей описать процессы, происходящие в их собственном сознании, когда они изучали работы. После того, как я проделал это много раз, я обнаружил, что люди склонны сообщать, что у них были похожие переживания. Первоначально они думали, что видят классическую картину, изображающую знакомую тему, такую как пейзаж, фигура или натюрморт. Но где бы они ни искали объекты, подтверждающие эту первоначальную реакцию, им это не удавалось.Они зацикливались на области, в которой, как им казалось, они видели человеческую конечность или кусок ткани, но затем понимали, что это было ложным началом, и искали какую-нибудь другую характерную черту, чтобы закрепить свою интерпретацию. Многие сообщили, что смотрели на определенные формы на изображениях и просеивали возможные интерпретации в своем уме, тестируя различные варианты, чтобы успешно назвать то, на что они смотрели. Большинство людей рассказали об этом опыте в позитивном ключе, как об интересном или визуально захватывающем, хотя некоторые говорили мне, что изображения были «тревожными» или вызывали у них беспокойство.
Этот процесс проверки эффекта неопределенности картин на зрителей был очень полезен как способ подтвердить или опровергнуть мои собственные суждения о том, как будут читаться изображения. Те картины, которые, по моему мнению, были более эффективными, также имели тенденцию быть такими же, как другие люди считали наиболее сильными на них. Но хотя эти опросы зрителей были полезны для обоснования моих суждений, они не были проведены каким-либо научно обоснованным способом. Это были просто устные отчеты, полученные при различных условиях и записанные довольно бессистемно.Имея давний интерес к науке о восприятии и визуальном сознании, я задавался вопросом, можно ли с пользой применить научные методы для более систематического изучения эффекта, который я исследовал. Меня также все больше интересовало, что наука может сказать о феномене визуальной неопределенности и какое влияние процесс просмотра неопределенных изображений может иметь на системы зрения и мозг тех, кто смотрит на них.
Научные основы визуальной неопределенности
Когда я начал искать научную литературу, касающуюся визуальной неопределенности, стало ясно, что это относительно малоизученная область восприятия по сравнению, например, с родственным феноменом неоднозначных или обратимых изображений.Неоднозначные изображения, такие как куб Неккера, иллюзия Утки-Кролика или ваза Скучно, отличаются наличием чередующихся интерпретаций (изображение воспринимается либо как утка, либо как кролик), каждое из которых является вполне определенным (Kleinschmidt et al. , 1998; Meng, Tong, 2004). Также хорошо известны проблемы, связанные с организацией восприятия и так называемыми «скрытыми фигурами», примером которых является знаменитая фотография далматинской собаки в окружении пятен Р. К. Джеймса (Gregory, 1970; Palmer, 1999; Ramachandran and Hirstein, 1999).Эти и другие подобные «картинки-головоломки» побуждают зрителя искать объекты, которые каким-то образом скрыты в структуре изображения и, однажды найденные, нелегко потерять. Примером может служить изображение коровы, впервые представленное Далленбахом (1951), версия которого воспроизведена на рис. 9.
Рис. 9. Это изображение коровы, хотя большинство людей не могут увидеть его с первого взгляда или даже после длительного изучения . Однако однажды увиденное изображение очень трудно увидеть таким, каким оно было до точки распознавания.Из американского журнала психологии. Авторское право 1951 г. Правлением Университета Иллинойса. Используется с разрешения автора и University of Illinois Press.
Когда я впервые увидел эту фотографию, я помню, как мне было очень трудно найти корову, хотя, как только я это сделал, было очень трудно увидеть ее как что-то еще. Опыт, который у меня был до точки узнавания, был похож, насколько я помню, на то, что произошло во время эпизода Кабинет доктора Калигари много лет назад.Оба были отмечены чувством борьбы, в которой испытывались различные альтернативные интерпретации, пока не произошла вспышка узнавания. Мой интерес к таким изображениям был меньше в момент узнавания, чем в предыдущем процессе поиска объекта, и в том, какие процессы восприятия могли иметь место в это время.
Перцептивное состояние визуальной неопределенности, возникающее до момента узнавания, имеет сходство с редким неврологическим расстройством ассоциативной зрительной агнозии.Примечательное тематическое исследование этого состояния, представленное Хамфрисом и Риддоком (1987), касалось пациента Джона, перенесшего инсульт, который привел к двустороннему поражению в области задней мозговой артерии. Джона пощадили большую часть способности видеть, но его способность распознавать то, что он видел, была сильно нарушена. Когда ему показали серию штриховых рисунков повседневных предметов, он смог выделить лишь небольшую часть и полагался на «проработку» того, что было изображено, по определенным подсказкам внутри изображения, таким как изгиб свиного хвоста, а не по видение объекта «в целом» (стр.60). Придя к своему диагнозу ассоциативной зрительной агнозии, авторы исключили другие возможные факторы, которые могли способствовать неспособности Джона узнавать повседневные предметы, включая любой остаточный дефицит в его хранимых знаниях или зрительных ощущениях. Он не испытывал затруднений в распознавании объектов другими способами, такими как прикосновение, или детальном описании их по памяти, и был в состоянии делать довольно точные копии рисунков, хотя и медленно. Рисунок 10 — это рисунок Джона (справа), скопированный с изображения совы (слева).Авторы отмечают, что Джон мог довольно точно копировать штриховые рисунки объектов, «… даже когда он не имел представления, что это за объект» (стр. 69). Чтобы продемонстрировать это, они указывают на то, что Джон точно воспроизвел щель с правой стороны исходной головы совы, не считая это упущением на исходном рисунке.
Рис. 10. Рисунок справа — это копия, сделанная Джоном, пациентом с зрительной агнозией, рисунка слева .Тот факт, что Джон смог сделать эту копию, показал, что его способность «видеть» была в силе, хотя он понятия не имел, что именно копировал. Воспроизведено с разрешения (© 1987 Oxford University Press).
Для Хамфриса и Риддока случай Джона предполагает, что нормальные процессы распознавания объектов включают в себя ряд операций, которые происходят в некоторой степени независимо друг от друга, но которые можно в общих чертах сгруппировать в два уровня (стр. 101–102). Первый набор процессов организует воспринимаемые «входные» данные в соответствии с положением и ориентацией и связывает несколько визуальных элементов в единое целое.Последующий набор процессов затем сопоставляет эти входные данные с ассоциациями о функции и значении. Авторы приходят к выводу: «В общих чертах случай (Джона) поддерживает точку зрения о том, что процессы« восприятия »и« узнавания »отделимы…» (стр. 104).
В своем обширном исследовании визуальной агнозии Фарах (2004) проводит такое же широкое различие между перцептивным вводом и концептуальными ассоциациями, участвующими в распознавании визуальных объектов. Подчеркивая непоследовательные, разнонаправленные процессы в видении, она резюмирует: «Агнозия визуальной формы подтверждает различие, заключенное в ярлыках« раннее »и« промежуточное »видение, с одной стороны, и« высокий уровень »,« объект ». видение с другой стороны, показывая, что первый набор процессов может продолжать функционировать, когда второй набор почти уничтожен.Он показывает нам своего рода богато проработанный, но бесформенный визуальный «материал», из которого могут происходить «вещи» »(стр. 156). Фраза «богато проработанный, но бесформенный визуальный материал» точно описывает появление неопределенных изображений до точки распознавания. Именно неспособность сопоставить этот «визуальный материал» с сохраненными воспоминаниями и ассоциациями, кажется, характеризует визуально неопределенное состояние. У большинства из нас это может происходить время от времени, но для несчастных людей, страдающих зрительной агнозией, это постоянное состояние.
Я догадывался, что в период, когда зрители ищут значение среди графических подсказок, в их когнитивной обработке происходит что-то, отличное от того, что происходит при обычном распознавании. Это, казалось, было подтверждено некоторыми научными исследованиями, изучающими реакцию мозга на неузнаваемые и узнаваемые изображения. Эксперимент Supp et al. (2005), например, использовали методы ЭЭГ для изучения изменений в корковых сетях в пределах временного окна связанного с событием потенциального компонента N400.Они показали испытуемым последовательности узнаваемых и неузнаваемых изображений в оттенках серого, причем последние максимально соответствовали предыдущим с точки зрения размера, сложности и структуры. Результаты показали заметное усиление сотрудничества в определенных частях мозга и большую степень общей согласованности между различными регионами во время просмотра неузнаваемых изображений по сравнению с узнаваемыми. Они пришли к выводу, что это отражает более высокие требования, предъявляемые к перцептивным и когнитивным ресурсам зрителя, и, как следствие, «беспокойство», связанное с задачей семантического сопоставления нерасшифровываемых стимулов: «… большее количество когерентности увеличивается для обработки бессмысленных объектов, что предполагает более активное привлечение большего количества распределены левая и правая области при неудачном поиске в памяти »(стр.1143). Это открытие, казалось, подтвердило мое собственное чувство «беспокойства» при столкновении с неузнаваемым изображением и чувство умственной борьбы, связанной с попыткой разрешить загадку.
В другом исследовании, сравнивавшем реакцию мозга на узнаваемые и неузнаваемые изображения, Rainer et al. (2004) измеряли нейронную активность в области V4 при воздействии на обезьян изображений, качество которых ухудшалось — от чистого до абстрактного шума. Обезьяны научились распознавать знакомые образы, которые были деградированы по сравнению с новыми, с которыми обращались таким же образом.Исследователи обнаружили, что обезьяны, подвергшиеся воздействию неопределенных изображений, демонстрировали значительно повышенную нейронную активность как в первичных, так и в высших корковых областях мозга, чем при столкновении со знакомыми или узнаваемыми стимулами. Из этого Райнер и его команда пришли к выводу, что не только определенные локусы в мозге задействуются в ответ на неопределенные стимулы, но и что попытка расшифровать такие стимулы приводит к усилению общей координации в деятельности мозга: «Это говорит о том, что V4 играет ключевую роль. роль в разрешении неопределенных визуальных входов путем скоординированного взаимодействия между восходящими и нисходящими потоками обработки »(стр.275).
Во время чтения лекции о неопределенном искусстве в Институте биологической кибернетики Макса Планка в Тюбингене по приглашению Грегора Райнера я предложил возможное исследование, в котором эффекты взгляда на неопределенные картины будут сравниваться с картинами, которые выглядят похожи, но содержали узнаваемые объекты. Чтобы продемонстрировать это, я показал свою картину рядом с деталью потолка Сикстинской капеллы Микеланджело (рис. 11).
Рисунок 11.Слева находится картина Succulus (холст, масло, 123 см × 123 см, 2005 г.), а справа — деталь потолка Сикстинской капеллы Микеланджело. Оба изображения имеют схожую визуальную структуру и окраску, но одно полно узнаваемых объектов, а другое — нет.
Моя картина имела такую же визуальную структуру и цвета, что и Микеланджело, но не включала четко различимые объекты, такие как люди или одежда. Работая на основе отмеченного выше интуитивного предчувствия, я предположил, что сравнение активности мозга субъектов, получивших эти похожие изображения, могло бы выявить некоторую полезную информацию о процессах, участвующих в распознавании объектов.Случилось так, что в аудитории были два ученых, которые по-разному предлагали провести тесты с использованием моих картин в качестве стимулов, что привело к нескольким совместным исследованиям, связанным с искусством и визуальной неопределенностью.
Научные эксперименты по визуальной неопределенности
Работая с нейробиологом Алумит Ишаи и ее командой на кафедре нейрорадиологии в Цюрихском университете, я создал набор стимулов, который включал в себя подборку моих собственных картин, все они выполнены в неопределенном классическом стиле, описанном выше, и такое же количество картин других художников, которые имели похожий внешний вид, но были полны узнаваемых объектов.Среди них были работы таких художников, как Тернер, Тинторетто, Рубенс, Микеланджело и Фузели. Некоторые образцы можно увидеть в Интернете по адресу: http://www.robertpepperell.com/Stimuli/Stimuli.html. Эти стимулы были поровну разделены на монохромные и цветные наборы, а затем представлены в ряде поведенческих экспериментов. Субъектам без специальной художественной подготовки показывали стимулы в случайном порядке и просили выполнить ряд задач, в том числе решить, содержит ли каждое изображение знакомые объекты (мера распознавания объектов) и насколько сильно изображения на них влияют (мера эстетической реакции ).Научные подробности экспериментов и результатов можно найти в опубликованной статье (Ishai et al., 2007), но я хотел бы здесь поразмышлять над некоторыми выводами, которые я нашел удивительными и интересными с художественной точки зрения.
Один из неожиданных результатов касался того, в какой степени испытуемые сообщали о том, что видели знакомые объекты на моих неопределенных картинах. Учитывая, что я так старался удалить любые следы узнаваемых объектов, оставляя только сильные предположения, было интересно обнаружить, что люди утверждали, что видят то, что они узнают, в среднем в 24% случаев.(Для меня было менее удивительно, что эффект был сильнее с цветными изображениями по сравнению с монохромными, поскольку мне всегда было легче создать эффект визуальной неопределенности при создании монохромных картин; заметно, насколько легко розоватый оттенок будет предлагать плоть. или небо голубоватого оттенка.) Как и следовало ожидать, испытуемые сообщали, что видели знакомые объекты в работах других художников почти в 100% случаев. Также примечательно, что испытуемые дали почти одинаковые оценки эстетического эффекта для всех картин в исследовании, независимо от того, насколько они были узнаваемыми.Это, по-видимому, указывает на то, что при оценке своей эстетической реакции испытуемые меньше зависели от буквального значения увиденных ими изображений, чем от непосредственного визуального воздействия форм, цветов и композиции. И это несмотря на то, что предыдущие исследования показали тенденцию для аудитории, не имеющей художественной подготовки, отдавать предпочтение изображениям, которые они могут распознать, а не абстрактным (Healey and Enns, 2002; Vartanian and Goel, 2004).
С точки зрения истории искусства различие между значением произведения искусства и его физическим внешним видом понималось в терминах «содержания» и «формы», и это различие вызвало длительные и часто страстные дискуссии среди теоретиков искусства и эстетики. относительно того, какой аспект является более значимым при определении эффекта произведения искусства и, действительно, можно ли вообще различить эти два аспекта (Bell, 1914).Это исследование подсказало мне как художнику, что это различие действительно имеет некоторую значимость, учитывая, что «формальные» свойства произведений искусства кажутся более значительным фактором в их степени эстетической оценки, чем «значимые» факторы, по крайней мере, в отношении короткий (4 с) период просмотра, использованный в испытаниях. Исследование также показало, что испытуемые значительно медленнее выносили суждения о неопределенных картинах, чем о узнаваемых, независимо от того, видели они в них объекты или нет, что может означать, что попытка найти объекты на неопределенных изображениях требует другого вида или большего. степень лежащей в основе когнитивной обработки, чем при восприятии узнаваемых изображений.Это, по-видимому, подтверждает выводы упомянутых выше исследований, в которых просмотр неопределенных изображений может привести к различной активности в определенных областях мозга. Важно отметить, что существует значительная корреляция между временем, затрачиваемым на определение того, содержат ли изображения объекты или нет, и оценкой эстетического эффекта, так что чем больше времени требовалось для принятия решения, тем более мощным считалось изображение.
Стоит отметить тот факт, что оценка эстетического эффекта, использованная в исследовании, была несколько необычной.Вместо того, чтобы использовать рейтинг «от уродливого до красивого», исходя из того, что эстетический опыт является синонимом понимания красоты, мы использовали один из «сильных аффектов» по шкале от 1 до 4, где 4 — самый сильный. Причина в том, что, как показывает даже беглый взгляд на историю искусства, эстетическое воздействие произведения искусства не обязательно связано с тем, насколько оно красиво, доставляет удовольствие, гармонично или приятно. Некоторые из самых впечатляющих произведений искусства могут быть довольно уродливыми, тревожными, искаженными или диссонирующими.Можно вспомнить Сатурн Гойи, пожирающий своего сына (1823, Прадо, Испания), Мать и дитя Пикассо (1907, Музей Пикассо, Париж) или Ад брата Чепмена (1999–2000, Saatchi Collection, Лондон) . Использование термина «мощный», возможно, более точно отражает диапазон эмоций, испытываемых аудиторией в ответ на произведение искусства, и, следовательно, является более объективным в качестве меры воздействия, чем более ограниченная категория красоты сама по себе. Тот факт, что из этого исследования кажется, что увеличенные задержки распознавания связаны с увеличением рейтинга «мощи» изображения, указывает на то, что количество борьбы или усилий, необходимых для понимания изображения, имеет некоторое положительное отношение к его эстетической ценности.Это было то, о чем я интуитивно подозревал, основываясь на моем собственном эстетическом опыте неопределенных произведений искусства и на том факте, что такие изображения так часто почитаются в каноне искусства.
Хотя однозначные выводы нельзя сделать из этого единственного исследования, похоже, что описанные выше эксперименты в сочетании с субъективными отчетами, полученными мной от зрителей при создании работ, дают веские основания полагать, что что-то происходит в случае просмотра неопределенного искусства. работы, которых не бывает с сразу узнаваемыми.Я знаю, что на собственном опыте видения неопределенных образов, будь то произведения искусства или нет, были моменты большой яркости и сосредоточенного внимания, когда привычные операции распознавания на мгновение приостанавливались, поскольку разум изо всех сил пытается преобразовать компоненты изображения во что-то значимое. . Это ни в коем случае не просто приятное переживание; Иногда это может сильно расстраивать или дезориентировать, но не приносит немедленного удовлетворения. С эстетической точки зрения, однако, я считаю этот опыт очень ценным, поскольку в течение нескольких мгновений я остро осознаю визуальную форму сцены передо мной так, как я не осознаю, когда изображение семантически определено.Таким образом, это можно рассматривать как часть усиленного режима восприятия, связанного с неопределенными изображениями, и может помочь объяснить, почему художники на протяжении веков так часто привлекались к их созданию.
В последующем исследовании использовались методы нейровизуализации для изучения активности мозга субъектов при просмотре тех же стимулов, а также другого набора произведений искусства, которые были полностью абстрактными, то есть без каких-либо намека на объекты (Fairhall and Ishai, 2008). . Также были включены скремблированные изображения, которые по сути представляли собой визуальный шум.Исследование было разработано, чтобы проверить предсказание того, что абстрактные, неопределенные и узнаваемые изображения будут производить «градиент активации от заднего к переднему по вентральному зрительному пути с более сильным ответом на абстрактные композиции в нижней затылочной извилине; более сильная реакция на неопределенные картины в промежуточных областях задней веретенообразной извилины; и более сильный отклик на репрезентативные рисунки в передней веретенообразной извилине »(стр. 925). Используя аналогичную задачу распознавания объектов, использованную в предыдущем исследовании, поведенческие данные, записанные в сканер, выявили еще более сильную склонность субъектов сообщать о том, что они видят знакомые объекты на моих неопределенных картинах (сейчас в 36% случаев).Они даже сообщили, что видели знакомые объекты на абстрактных картинах в 18% случаев, хотя они были выбраны специально из-за отсутствия в них содержания, наводящего на размышления. Как и ожидалось, почти не было сообщений об объектах, замеченных на зашифрованных изображениях.
С точки зрения нейробиологии, результаты смогли частично подтвердить гипотезу, и снова я хочу лишь прокомментировать здесь некоторые интересные последствия, которые исследование имело для меня как художника. Мне было приятно узнать, например, что, основываясь на данных этого исследования, по крайней мере, есть обнаруживаемый «эффект неопределенности», возникающий у испытуемых при просмотре моих картин.При сравнении уровня активации между зашифрованными рисунками и моим собственным, была выявлена значительная дифференциация в определенных областях мозга (предклинье и медиальная лобная извилина), которые были описаны в статье как «нейронные корреляты неопределенности объекта». И снова испытуемым потребовалось больше времени, чтобы решить вопрос о том, содержат ли изображения знакомые объекты на неопределенных и абстрактных картинах по сравнению с узнаваемыми, что предполагает более сложный процесс при оценке двусмысленных или наводящих на размышления изображений.Но меня немного удивило то, что влияние просмотра неопределенных изображений на регистрируемую активацию мозга было менее выраженным, чем я ожидал. Из-за моей наивности в отношении того, как работает мозг и что процесс сканирования может обнаружить, я ожидал гораздо более сильной степени дифференциальной активации во время воздействия неопределенных изображений по сравнению с узнаваемыми, чем было обнаружено.
Но исследование действительно подтвердило одно из моих других интуитивных убеждений о том, как мы воспринимаем визуальный мир.Частично мое беспокойство или беспокойство в момент неопределенного восприятия в эпизоде «Кабинет доктора Калигари » возникло из-за чувства принуждения, которое я испытывал, пытаясь разобраться в том, что было передо мной. Я чувствовал то же самое много раз с тех пор, когда неожиданно столкнулся с неопределенной сценой. Подтвержденный в этом исследовании факт, что субъекты сообщали о том, что видели объекты на изображениях, которые их не содержали, даже в большей степени, чем в приведенном ранее, свидетельствует о непроизвольном импульсе, который мы должны превратить в сложные визуальные данные вокруг нас. значимые вещи.В заключение в документе говорится: «Наши результаты показывают, что этот, казалось бы, легкий процесс (узнавания) происходит не только со знакомыми объектами, но и с неопределенными стимулами, которые не содержат реальных объектов. Таким образом, кажется, что мозг приматов является обязательным наблюдателем объекта, а именно, что он автоматически сегментирует неопределенные визуальные данные в связные изображения ». (стр. 929) Это помогает объяснить, почему неопределенные изображения могут быть такими привлекательными.
Отдельные исследования, проведенные Wallraven et al.(2007a, b) в Институте Макса Планка использовали те же неопределенные рисунки, которые использовались в предыдущих исследованиях, но на этот раз подвергли их ряду психофизических тестов с использованием задач отслеживания взгляда и категоризации. Цель состояла в том, чтобы посмотреть, как субъекты будут реагировать на неопределенные стимулы, а также выяснить, есть ли какие-либо эмпирические основания для проверки моих собственных намерений при создании своего искусства. Я так долго работал над тем, чтобы успешно создавать неопределенные картины на основе интуиции, догадок и неофициально полученных отчетов других, и мне как художнику снова было интересно увидеть, что более строгие и объективные меры могут раскрыть в буквальном смысле слова о том, как люди смотрели на работу.
В одном наборе поведенческих экспериментов мои неопределенные картины и визуально похожие репрезентативные картины были подвергнуты ряду тестов, в которых изучалась реакция субъектов на изменения в размере и ориентации. Они также выполнили задание по классификации, где участникам было предложено классифицировать изображения по одному из семи жанров: «Библейские сцены», «Пейзажи с человеком», «Пейзаж без человека», «Портрет», «Натюрморт», « Сцена боя »и« Ничего из вышеперечисленного.В другом эксперименте участникам показали последовательность неопределенных изображений и, в дополнение к задаче категоризации, описанной выше, также попросили определить, содержат ли изображения людей, во время обоих из которых были записаны их движения по отслеживанию взгляда. Опять же, с научными деталями можно ознакомиться в соответствующих статьях, но два результата представляли особый интерес для меня как источника неопределенных стимулов.
Во-первых, анализ данных, полученных в ходе экспериментов, похоже, подтвердил мои намерения при создании неопределенных изображений.Wallraven et al. (2007a) в целом предположили, что визуальную информацию можно упорядочить по двум параметрам измерения, а именно «абстрактный / репрезентативный» и «уникальный / неоднозначный». Изображения, получившие высокие оценки по параметру «уникальность», очень различаются по значению, независимо от того, являются ли они абстрактными (как в случае определенных символов или значков) или репрезентативными (как в случае фотографий или фотореалистичных картин). Изображения, которые оцениваются как более «неоднозначные», могут быть почти полностью нерепрезентативными (как в случае определенного абстрактного искусства) или иметь несколько значений (как в случае некоторых оптических иллюзий или сюрреалистических произведений искусства).Эти два измерения параметров также функционируют на двух разных уровнях, которые обычно работают вместе в визуальном восприятии: на уровне восприятия, который в широком смысле представляет собой тот же набор процессов «снизу вверх» или «нижнего уровня», участвующих в организации визуальных данных, описанных выше в раздел о визуальной агнозии и концептуальный уровень, который состоит из информации «более высокого уровня» или «сверху вниз», извлекаемой из сохраненных воспоминаний и ассоциаций (рис. 12).
Рисунок 12.Схематическое представление графического «пространства интерпретации» (Wallraven et al. 2007a), представляющего измерения параметров «абстрактного / репрезентативного» и «уникального / неоднозначного», существующих как для перцептивного, так и для концептуального уровней видения . Неопределенные изображения занимают область между репрезентативным и абстрактным и между уникальными и неоднозначными параметрами, но имеют тенденцию к неоднозначному концу оси.
Как человек, интересующийся тем, как мы воспринимаем изображения, эта «карта» того, что авторы назвали визуальным «пространством интерпретации», чрезвычайно полезна как способ организации различных переменных, которые могут влиять на способ чтения изображения.Он мог бы представить, например, использование его для визуализации всей истории узнаваемости визуального искусства и, таким образом, отслеживания изменений вкусовых моделей на протяжении веков. Когда эта же параметризация была применена к моим собственным картинам командой, ожидалось, что для выполнения моих амбиций по созданию работ, которые не были бы полностью узнаваемыми или полностью абстрактными, их нужно было бы оценивать как находящиеся примерно в центре справа от график, то есть избегая крайних значений каждого параметра, но склоняясь к неоднозначности.После выполнения задач категоризации жанров результаты показали, что изображения действительно были распределены вокруг «области неопределенности» в центре графика со смещением в сторону неоднозначного конца оси. Для экспериментаторов эти данные предлагали перцептивную проверку художественной программы, лежащей в основе работы. Также было интересно отметить, что, как и в предыдущих упомянутых исследованиях, испытуемые сообщили об относительно высоком проценте (37%) моих изображений как «репрезентативных», несмотря на отсутствие каких-либо четких изображаемых объектов.
Другой интересный результат этих экспериментов, с моей точки зрения, касался различий в движениях глаз, которые демонстрировали участники при выполнении задания по поиску людей, по сравнению с заданием по классификации жанров. Что меня удивило, так это степень, в которой карты фиксации различались между двумя задачами, даже если испытуемые смотрели на одни и те же изображения. Как было известно со времен ранних экспериментов Ярбуса (1967) по отслеживанию глаз, то, как человек смотрит на изображение, критически зависит от того, что он ищет.Хотя это, несомненно, хорошо известно ученым, насколько мне известно, художникам мало что известно. Тем не менее, очевидно, что это фундаментальный аспект нашего восприятия мира, который предположительно отражает то, как ожидания и значения опосредуются зрительной системой в целом и мозгом в частности. Поэтому интересно рассмотреть, как директивные подсказки в искусстве, такие как названия или висящий контекст, могут повлиять на то, как аудитория смотрит на произведения искусства. Это также предупредило меня о том, насколько важным может быть использование заголовков в моей собственной работе, когда я направляю «взгляд» зрителя, пытающегося интерпретировать изображение.
Вопрос о том, как названия влияют на интерпретацию картин, стимулировал заключительное совместное исследование искусства и науки, о котором я хочу упомянуть (Wiesmann and Ishai, 2010). В исследовании использовалась подборка кубистских картин художников Пабло Пикассо, Жоржа Брака и Хуана Гриса в период до Первой мировой войны. Картины кубизма этого периода характеризуются как весьма неопределенные, поскольку они представляют собой непосредственно наблюдаемые изображения повседневных предметов — столов, фруктов, газет, стаканов и т. Д., — но представлены фрагментарно и «взорвано», что очень затрудняет немедленную идентификацию. Искусствоведы и другие знакомые с жанром могут «читать» эти кубистские сцены и находить в них различные формы и объекты, из которых они созданы. Но те, у кого нет этого опыта, склонны видеть только узоры, линии и текстуры, а не отдельные объекты любого рода (Golding, 1988).
В одной части исследования изучалась степень, в которой описательные названия, представленные рядом с кубистскими картинами, влияли на способность зрителя идентифицировать объекты в сцене.Однако важно отметить, что половина испытуемых, выполняющих задачу по обнаружению знакомых объектов, прошли короткую тренировку перед испытанием, в ходе которой их проинструктировали, как «читать» кубистские картины и находить в них предметы. В исследовании собраны как поведенческие данные, так и данные фМРТ, и снова научные методы и результаты доступны в опубликованной статье. Образцы стимулов можно увидеть по адресу: http://www.robertpepperell.com/Cubism/index.html. С моей точки зрения, удивительным было то, насколько «обученные» испытуемые отличались от контрольной группы по количеству распознаваемых объектов.Несмотря на то, что испытуемые не были экспертами в области искусства и проходили только относительно короткие тренировки (30 мин), они были значительно лучше контрольной группы в распознавании знакомых предметов. Исследование также показало, что роль описательных заголовков, которые эффективно декларируют то, что изображено на картинах, мало влияет на контрольную группу, но оказывает заметное влияние на помощь обученной группе в поиске более знакомых объектов. Для меня, как художника и учителя рисования, эти результаты были несколько нелогичны, поскольку: (а) я ожидал, что процесс обучения чтению кубистских картин будет чем-то приобретенным только в течение многих часов учебы, а не за короткий период обучения. обучение, которое прошли эти субъекты, и (б) осмысленные заголовки имели бы некоторый положительный эффект, помогая тем, кто не обучен, находить знакомые объекты чаще, чем когда смотрят на одно и то же изображение, только сопровождаемое словом «Без названия», как и случай здесь.Исследование также показало усиленную активацию в коре парагиппокампа обученных субъектов, амплитуда которой увеличивалась в зависимости от количества распознаваемых объектов. Это предполагает, что испытуемые использовали более широкие контекстные ассоциации для идентификации объектов на картинах, а не когнитивные ресурсы, обычно более конкретно связанные с распознаванием объектов. Также заманчиво задаться вопросом, могут ли субъекты, таким образом обученные распознаванию объектов на кубистских картинах, лучше справляться с другими задачами распознавания объектов, и действительно ли обучение пониманию кубистского искусства действительно может улучшить когнитивные способности в других областях; Если бы это было так, это было бы хорошей новостью для любителей искусства.
Искусство, наука и мозг
Различные исследования, которые я проводил с нейробиологами и психофизиками, оказались полезными с моей художественной точки зрения. Изначально я намеревался выяснить, что наука может сказать мне о конкретной проблеме визуальной неопределенности и о том, как люди реагируют на мои картины. Поступая таким образом, я получил огромное понимание того, как работает зрительная система, как функционирует мозг и, собственно, как сама наука работает при исследовании этих явлений.Я осознал огромный потенциал научного метода для разъяснения процессов, с которыми художники часто работают интуитивно, но редко улавливают каким-либо систематическим образом. Но я также воочию увидел ограниченность научного метода при изучении опыта искусства, и мне напомнили о очень разных культурах, существующих между искусством и наукой, которые делают конструктивное сотрудничество порой сложным процессом. В заключительном разделе этой статьи я хочу кратко поразмышлять об этих проблемах и о том, как будущие совместные исследования художников и ученых могут извлечь выгоду из этого опыта.
Во-первых, важно признать ограничения, присущие научному методу, при исследовании того, как мы воспринимаем искусство — по крайней мере, так, как они кажутся с точки зрения художника. Например, часто остается незамеченным, что в большинстве, если не во всех лабораторных исследованиях реакции аудитории на искусство, будут использоваться репродукции, а не настоящие произведения искусства. Репродукции не всегда бывают самого высокого качества и не могут быть показаны таким образом, чтобы должным образом отражать физические свойства самой работы.Например, при подготовке изображений для исследования кубизма было необходимо привести все изображения в один и тот же масштаб и формат из-за требований экспериментальной процедуры. Это означало частую обрезку и изменение размера, что привело к потере дискриминации по размеру между большими и маленькими картинами. И есть более широкий вопрос о том, насколько правомерно вообще измерять художественные эффекты на основе репродукций. Некоторые эмпирические эстетические исследования показали значительные различия в оценочной гедонистической ценности или ценности удовольствия оригинальных произведений искусства по сравнению с репродукциями (Locher et al., 2001). Конечно, любой серьезный искусствовед должен изучить настоящую работу, прежде чем прийти к какой-либо окончательной оценке ее эстетического воздействия. Многие качества, присущие произведению искусства, просто не скрываются в фотографических носителях, включая масштаб, степень блеска поверхности, текстуру мазков или то, как определенные цвета могут меняться в зависимости от угла обзора (как, например, , на многих картинах абстрактного художника Эда Рейнхардта). Все это важные эстетические свойства, над которыми художники упорно трудятся, и их отсутствие или обеднение в обычных фотографических репродукциях ограничивает то, что многие лабораторные исследования могут рассказать нам об опыте их просмотра.Кроме того, конечно, есть все хорошо известные проблемы, связанные с помещением субъектов в сканеры фМРТ, с отвлекающим шумом и дискомфортом, которые они создают (Cooke et al., 2007). Нечто подобное, но менее навязчивое, справедливо в отношении устройств слежения за глазами, которые требуют, чтобы голова была зафиксирована в стабильном положении — чего явно не произошло бы в естественной обстановке галереи. Хотя эти ограничения, на мой взгляд, не умаляют ценности таких исследований, их, возможно, следует чаще признавать при обсуждении значения результатов.
Другая проблема, которую желающие изучить влияние искусства на мозг, возможно, захотят рассмотреть, — это риск того, что можно было бы назвать «нейродетерминизмом», то есть ожидание того, что эстетический опыт может быть полностью объяснен с точки зрения мозга. -центрированные процессы. Нейробиолог и пионер нейростетического подхода к интеграции науки и искусства, Зеки (1999, стр. 217), сказал в своей основополагающей книге по этому вопросу: «Моя цель при написании этой книги состояла в том, чтобы действительно передать мое чувство, что эстетические теории будут становится понятным и глубоким только один раз, основываясь на работе мозга… »Хотя он был осторожен в другом месте, настаивая на том, что он изучает нейронные коррелятов переживаний, таких как красота, и не обязательно причин (Kawabata and Zeki, 2004), есть понятное искушение предположить, что некоторые из наших наиболее уникальных человеческих переживаний, например, оценка искусства, могут быть объяснены исключительно в терминах определенных видов мозговой активности.В этом контексте стоит отметить растущую тенденцию философии и психологии к «экстерналистским» моделям восприятия и познания. Эти модели в разной степени отрицают или сопротивляются идее о том, что мозг является единственным местом расположения психических свойств, таких как убеждения, воспоминания и даже сам разум (Noë, 2005, 2009; Clark, 2008; Hurley, 2008; Velmans, 2008 г.). С этим связан тот факт, что многие художники и теоретики искусства, обсуждая этот вопрос, кажется, интуитивно поддерживают идею о том, что ментальные свойства и эстетический опыт простираются за пределы головы и в мир (Pepperell, 2011).Цель поднятого здесь вопроса состоит в том, чтобы указать, что некоторые базовые предположения о том, как может формироваться эстетический опыт, могут фундаментально различаться между теми, кто создает искусство, и теми, кто изучает его биологические эффекты. Чтобы достичь более полного понимания того, какой вклад мозг вносит в эстетический опыт в целом, нам необходимо согласовать эти расходящиеся подходы.
Это приводит к заключительному пункту, который касается необходимости осознать, насколько велика дисциплинарная пропасть между искусством и наукой, несмотря на всю работу, проделанную в последнее время для ее преодоления.Я посещаю научные конференции уже более 10 лет и тесно сотрудничаю с учеными время от времени около пяти. В то время я редко встречал членов научного сообщества, которые проявляли бы что-либо иное, кроме щедрости на свое время и идеи, вежливо любопытных по поводу моих предложений и прощения моей собственной наивности в отношении их специализации. Тем не менее, мне также постоянно напоминают о том, насколько разными могут быть основные концептуальные категории между искусством и наукой, о культурном разделении, которое классно обозначено Сноу (1993) в середине прошлого века и все еще в значительной степени сохраняется сегодня.Я считаю, что отчасти разница связана с необходимостью для ученых быть ясными, аналитическими и логичными в своих рабочих процессах и отчетах. Довольно часто у художников бывает наоборот: их образование и традиции внушили им склонность к неопределенности, синтезу и иррациональности. Художник-кубист Брак (1971) любил говорить: «Искусство предназначено для беспокойства; наука успокаивает ».
Найти точки соприкосновения между двумя столь разными традициями не всегда просто.Для меня было несколько отрезвляющим обнаружить, что ограничения экспериментального оборудования, использованного в упомянутом выше совместном исследовании фМРТ, требовали от испытуемых выразить свою эстетическую оценку произведений искусства по шкале от 1 до 4. Для тех, кто обучен бесконечным тонкостям искусства. Художественное выражение: идея о том, что о достоинствах великой картины Тернера или Рубенса можно судить по такой грубой шкале и за такой короткий момент, как 3 или 4 секунды, граничит с абсурдом. Тем не менее, если мы хотим добиться хоть какого-то прогресса в понимании искусства, используя эмпирические методы научного исследования, это именно те процедуры, которые нам придется принять, по крайней мере, до тех пор, пока не станут доступны более чувствительные методы исследования.Так же, как мне пришлось изменить свои ожидания относительно того, какие эмпирические методы могут быть измерены, мне посчастливилось найти научных сотрудников, готовых скорректировать свои дисциплинарные очки, чтобы оценить относительно хаотичную точку зрения художника. Результатом, с моей точки зрения, стало более глубокое понимание того, что наука может рассказать нам об искусстве и что искусство может рассказать нам о науке.
Сотрудничество между наукой и искусством работает лучше всего, когда каждая дисциплина обогащается в процессе, а не одна паразитирует на другой.Всегда существует риск того, что компромиссы, необходимые для достижения прогресса, будут достигнуты за счет основных ценностей и взглядов обоих подходов, что может привести только к плохому искусству и плохой науке. Проблема состоит в том, как наилучшим образом примирить эти различные традиции, не жертвуя целостностью ни одной из них. Только решив эту задачу, мы сможем создать по-настоящему междисциплинарный подход к изучению таких сложных проблем, как то, как мы создаем и ценим искусство.
Заявление о конфликте интересов
Автор заявляет, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Благодарности
Выражаем благодарность Глину Хамфрису, Грегору Райнеру и Кристиану Валлрэйвену за их полезные комментарии.
Список литературы
Белл, К. (1914). Арт. . Лондон: Чатто и Виндус.
Брак, Г. (1971). Блокноты 1917-1947 гг. . Нью-Йорк: Дувр.
Бутлин М. и Джолл Э. (1984). Картины Дж. М. У. Тернера , 2 тома. Лондон: Издательство Йельского университета.
Кларк, А. (2008). Расширение разума: воплощение, действие и когнитивное расширение . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
Далленбах К. (1951). Картинка-головоломка с новым принципом сокрытия. Am. J. Psychol. 64, 3, 431–433.
Элгер Д. и Обрист Х. У. (ред.). (2009). Герхард Рихтер: Текст . Лондон: Темза и Гудзон.
Фарах, М. (2004). Визуальная Агнозия . Кембридж, Массачусетс: MIT Press.
Гейдж, Дж. (1975). Отчетливость токаря. J. R. Soc. Искусство. CXXIII, 448–458.
Гамбони Д. (2002). Возможные образы: неоднозначность и неопределенность в современном искусстве . Лондон: Reaktion Books.
Голдинг, Дж. (1988). Кубизм: история и анализ, 1907-1914 гг. . Лондон: Издательство Гарвардского университета.
Гомбрич, Э.(1960). Искусство и иллюзия: исследование психологии графического изображения . Лондон: Phaidon Press.
Грегори Р. (1970). Умный Глаз . Лондон: Вайденфельд и Николсон.
Хили К. и Эннс Дж. (2002). Восприятие и живопись: поиск эффективных, увлекательных визуализаций. IEEE Comput. График. Прил. 22, 10–15.
CrossRef Полный текст
Хамфрис, Г.и Риддок М. (1987). Видеть, но не видеть: пример визуальной агнозии . Хиллсдейл, Нью-Джерси: Лоуренс Эрлбаум Ассошиэйтс.
Ишаи А., Фэрхолл С. Л. и Пепперелл Р. (2007). Восприятие, память и эстетика неопределенного искусства. Brain Res. Бык. 73, 314–324.
CrossRef Полный текст
Журнал исследований сознания. (1999). Искусство и мозг, Vol. 6 (6–7). (Эксетер: Imprint Academic).
Журнал исследований сознания.(2000). Искусство и мозг, Часть II, Том. 7 (8–9). (Эксетер: Imprint Academic).
Журнал исследований сознания. (2004). Искусство и мозг, Часть III, Том. 11 (3–4). (Эксетер: Imprint Academic).
Кавабата Х. и Зеки С. (2004). Нейронные корреляты красоты. J. Neurophysiol. 91 1699–1705.
Лерой, Л. (1874 г.). Выставка импрессионистов . Ле Шаривари, 25 апреля.
Ливингстон, М.(2002). Видение и искусство: биология видения . Нью-Йорк: Абрамс.
Лочер П., Смит Дж. И Смит Л. (2001). Влияние формата презентации и подготовки зрителя к изобразительному искусству на восприятие живописных и эстетических качеств картин. Восприятие 30, 449–465.
Pubmed Реферат | Pubmed Полный текст | CrossRef Полный текст
Мартиндейл, К. (ред.). (2006). Эволюционные и нейрокогнитивные подходы к эстетике, творчеству и искусству .Лондон: Бэйвуд.
Ночлин Л. (ред.). (1966). Импрессионизм и постимпрессионизм 1874–1904: Источники и документы . Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис-Холл.
Pubmed Реферат | Pubmed Полный текст
Ноэ, А. (2005). Действие в восприятии . Кембридж, Массачусетс: MIT Press.
Ноэ, А. (2009). Из наших голов: почему вы не свой мозг и другие уроки биологии сознания .Нью-Йорк: Хилл и Ван.
Онианс Дж. (2008). Нейроартурия: от Аристотеля и Плиния до Баксандалла и Зеки . Нью-Хейвен: издательство Йельского университета.
Палмер, С. (1999). Наука о зрении: от фотонов к феноменологии . Кембридж, Массачусетс: MIT Press.
Парсонс Т. и Гейл И. (1992). Постимпрессионизм. Расцвет современного искусства 1880–1920 гг. . Лондон: Студийные издания.
Пепперелл, Р.(2006). Видение без предметов: визуальная неопределенность и искусство. Леонардо 39, 394–400.
CrossRef Полный текст
Пепперелл Р. (2011). «Искусство и экстенсионизм», в Aesthetics Beyond the Skin , ed. Р. Манзотти (Эксетер: Imprint Academic), 107–122.
Рамачандран В. и Хирштейн В. (1999). Наука об искусстве: неврологическая теория эстетического опыта. J. Сознание. Stud. 6, 15–51.
Русселе, Г.А., Фабр-Торп, М., и Торп, С.Дж. (2002). Параллельная обработка при категоризации естественных изображений высокого уровня. Nat. Neurosci. 5, 629–630.
Pubmed Реферат | Pubmed Полный текст
Шупбах В. (1989). «Избранная иконография экспериментов на животных», в Vivisection in Historical Perspective , ed. Н. Рупке (Париж: Пьер-Марк де Биази), 340–360.
Сноу, К. П. (1993). Две культуры . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Солсо, Р. (2003). Психология искусства и эволюция сознательного мозга . Лондон: MIT Press.
Сторр Р. (2003). Герхард Рихтер: сомнения и вера в живописи . Нью-Йорк: Музей современного искусства.
Supp, G., Schlogl, A., Fiebach, C., Gunter, T., Vigliocco, G., Pfurtscheller, G., and Petsche, H. (2005). Поиск семантической памяти: корковые связи в распознавании объектов в окне N400. Eur. J. Neurosci. 21, 1139–1143.
Pubmed Реферат | Pubmed Полный текст | CrossRef Полный текст
Вартанян О., Гоэль В. (2004). Нейроанатомические корреляты эстетического предпочтения картин. Cogn. Neurosci. Neuropsychol. 14, 893–897.
Велманс, М. (2008). Рефлексивный монизм. J. Сознание. Stud. 15, 5–50.
Валлравен, К., Каулард, К., Кюрнер, К., Пепперелл, Р., и Bülthoff, H. (2007a). «Психофизика для восприятия (не) детерминированного искусства», Труды 4-го симпозиума по прикладному восприятию в графике и визуализации (Нью-Йорк, Нью-Йорк: ACM Press), 115–122.
Валлравен, К., Каулард, К., Кюрнер, К., Пепперелл, Р., и Бюлтхофф, Х. (2007b). «Глазами смотрящего: восприятие неопределенного искусства», Computational Aesthetics 2007 (Aire-la-Ville: Eurographics Association), 121–128.
р.Вайне (режиссер) (1920). Кабинет доктора Калигари, Германия.
Ярбус А. (1967). Движение глаз и зрение . Нью-Йорк: Пленум Пресс.
Зеки, С. (1999). Внутреннее видение: исследование искусства и мозга . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
(PDF) Используют ли художники линейную перспективу для изображения визуального пространства?
416 R Pepperell, M Haertel
Panofsky, E. (1924). Перспектива как символическая форма.Нью-Йорк: Zone Books.
Пепперелл Р. (2012). Восприятие искусства и наука о восприятии. В B. E. Rogowitz,
N. P. Thrasyvoulos, & H. de Ridder (Eds.), Human Vision and electronic imaging XVII. Bellingham,
WA: SPIE Press.
Perdreau F., & Cavanagh P. (2013a). Преимущество художника: лучшая интеграция информации об объекте
по движениям глаз. i-Восприятие, 4, 380–395.
Perdreau, F., & Cavanagh, P. (2013b).Восприятие художников более правдоподобно? Границы неврологии,
7 (6), 1–11.
Пиренн, М. Х. (1952). Научная основа теории перспективы Леонардо да Винчи. Британский журнал
по философии науки, 3, 169–185.
Пиренн, М. Х. (1970). Оптика, живопись и фотография. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Pont, S. C., Nefs, H. T., van Doorn, A. J., Wijntjes, M. W. A., te Pas, S. F., de Ridder, H., & Koenderink, J.J.
(2012). Глубина ящиков. Видение и восприятие, 25, 339–349. DOI: 10.1163 / 187847611X595891
Rauschenbach, B. (1982). Перцептивная перспектива и пейзаж Сезанна. Леонардо, 15 (1), 28–33.
Рехкемпер, К. (2003). Вы видите то, что получаете: проблемы линейной перспективы. В H. Hecht,
R. Schwartz, & M. Atherton (Eds.), Взгляд в картинки. Кембридж: Брэдфорд Букс.
Ревальд Дж. (1942). Ван Гог против природы: Винсент или камера лгали? Новости искусства, 41, 1–14.
Ревальд. Дж. (1943). Энгр и камера. Новости искусства, 42, 8–10.
Ревальд Дж. (1944). Как Сезанн воссоздал природу. Новости искусства, 43, 9–13.
Ревальд Дж. (1954). Un article inédit sur Paul Cézanne en 1870. Arts, 8.
Rewald, J. (1986). Сезанн: Биография. Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс.
Шнайдер Б., Эрлих Д. Дж., Стейн Р., Флаум М. и Мангель С. (1978). Изменения видимой длины линий
в зависимости от степени эксцентриситета сетчатки.Восприятие, 7, 215–223.
Шварцкопф, Д. С., Сонг, К., и Рис, Г. (2011). Площадь поверхности человека V1 предсказывает
субъективных ощущений от размера объекта. Nature Neuroscience, 14, 28–30.
Смит П. (2013). «Примитивная» перспектива Сезанна или «взгляд отовсюду». Art Bulletin,
95 (1), 102–119.
Страсбургер Х., Рентшлер И. и Харви Л. О. (1994). Теория коркового увеличения не может предсказать визуальное распознавание
.Европейский журнал нейробиологии, 6, 1583–1588.
Судзуки С. и Кавана П. (1997). Сосредоточенное внимание искажает визуальное пространство: эффект отталкивания внимания
. Журнал экспериментальной психологии, 23, 443–463.
Сильвестр Д. (1994). Глядя на Джакометти. Лондон: Пимлико.
Томпсон, Дж. Г., и Фаулер, К. А. (1980). Влияние эксцентриситета и ориентации сетчатки на воспринимаемую длину
. Журнал общей психологии, 103, 227–232.
Тодорович, Д. (2009). Влияние точки наблюдения на воспринимаемые искажения в линейных перспективных изображениях
. Восприятие и психофизика, 71, 183–193. DOI: 10.3758 / APP.71.1.183
Тернер, Н. (1981). Субъективная кривизна позднего Сезанна. Art Bulletin, 63, 665–669.
Тайлер, К. (в печати). Свод восприятия: воспринимаются ли прямые линии как изогнутые? Искусство и восприятие.
Велтман К. (1979). Военная съемка и топография: практические аспекты линейной перспективы Renaissance
.Revista da Universidade de Coimbra, XXVII, 263–279.
Велтман К. (1986). Перспектива, анаморфоза и видение. Марбургер Ярбух, 21, 93–117.
Викери, Т. Дж., И Чун, М. М. (2010). Искажение на основе объектов: иллюзорное искажение пространства в пределах
объектов. Психологическая наука, 21, 1759–1764.
Уолтерс Н. и Бромхэм Дж. (1970). Принципы перспективы. Лондон: Архитектурная пресса.
Уорд, Дж. Л. (1976). Восприятие живописного пространства на перспективных картинках.Леонардо, 9, 279–288.
Вардак К., Денев С. и Хамед С. Б. (2011). Сфокусированное зрительное внимание искажает восприятие расстояния
от локуса внимания. Neuropsychologia, 49, 535–545.
Ватанабэ, Т. (2006). Геометрические структуры фотографических и стереоскопических пространств. Испанский
Психологический журнал, 9, 263–272.
Интеллект Книги | Провокация поля
Провокация поля приглашает к дискуссии и предоставляет важный ресурс для транснациональных ученых-искусствоведов, занимающихся критическим анализом международного образования в области изобразительного искусства и его исследованиями в докторских исследованиях.Том разделен на три части — процессы докторантуры, практики докторантуры и программы докторантуры — исследует образование как в формальной, так и в неформальной учебной среде, от школ до высших учебных заведений, общинного образования и образования для взрослых.
В этой книге собраны авторы со всего мира, которые исследуют докторскую степень по изобразительному искусству, используя различные теоретические подходы; инновационные искусства и гибридные методологии; институциональные отношения и научная практика; и голоса с мест в виде конкретных кейсов.Сборник ведущих голосов в области художественного образования, Provoking the Field предлагает широкий спектр точек зрения на исследования в области искусства и всестороннее исследование состояния кандидатских наук в области изобразительного искусства в сфере образования.
Анита Синнер — доцент кафедры художественного образования Университета Конкордия. Ранее соредактор International Journal of Education Through Art , Синнер также является автором книги Unfolding the Unexpectedness of Uncertainty: Creative Nonfiction and the Lives of Becoming Teachers (2013), а также соавтором нескольких книг, в том числе Сердце мудрости: написание жизни как выразительный запрос (2012) и C , рассматривающее вместе: совместные, общинные и совместные художественные практики и стипендии в Канаде (2015).
Рита Л. Ирвин — выдающийся университетский ученый и профессор художественного образования на факультете учебной программы и педагогики Университета Британской Колумбии в Ванкувере. Она также была главным редактором Международного журнала «Образование через искусство» , и является лауреатом нескольких уважаемых наград, в том числе «Канадский учитель года», премии Эллиота Эйснера за заслуги перед жизнью и премии Теда Т. Аоки за выдающиеся заслуги. Ирвин является со-редактором известных изданий, таких как Revisions: Readings in Canadian Art Teacher Education и Быть с A / r / tography
Джефф Адамс — профессор образования в Честерском университете и главный редактор International Journal of Art & Design Education, , а также руководитель программы RECAP, центра исследований в области творчества.
Введение
Часть 1: Провоцирование докторских процессов
Глава 1: Спектр создания знаний
Майкл Биггс
Глава 2 «Интерполяция и взаимосвязь: расширение области с помощью творческих искусств и подходов к исследованиям коренных народов»
Эстель Барретт
Глава 3: Преобразующие вмешательства: творческие практики в программе подготовки докторантов
Джефф Адамс и Эмма Арья-Манеш
Глава 4: Исследования в области искусства: совместные исследования в области художественного образования для Севера
Тимо Йокела, Мария Хухмарниеми и Мирья Хилтунен
Глава 5: Исследование неизвестного с помощью исследований в области искусства для развития педагогического воображения
Фернандо Эрнандес-Эрнандес
Глава 6: Обретение формы: внешний вид и теория
Брук Хофсесс, Карина Риддетт и Ричард Зигесмунд
Часть 2: Провоцирование докторской практики
Глава 7: Когда красная обувь не является красной? Концептуальные рамки и последствия для «объекта» в виртуальном исследовании
Барбара Болт
Глава 8: Как художественные исследования (по-прежнему) могут быть разрушительными?
Наталья Кальдерон
Глава 9: Искусство как запутанность: концептуализация агентства с помощью дифракционной методологии
Рамья Рависанкар
Глава 10: A / R / Тографический ритм: начало разговоров о сопротивлении и приспособлении как научная провокация
Анита Синнер, Вероника Саагун Санчес, Дженнифер Уикс и Дарлин Стрит.Жорж
Глава 11: Достичь недостигнутого: ритмы вопросов, размышления, письма и художественные практики
Джо Чиунг Хуа Чен
Глава 12: Художественное событие как педагогика
Белидсон Диас и Татьяна Фернандес
Глава 13: Анализ творческого влияния с помощью сравнительных методов визуального исследования
Джастин Б. Макемсон
Глава 14: Произведения искусства в доме: семиозис, трансмедиация и ZPD
Джули Рен, Сьюзан Райт и Марни Уоткинс
Глава 15: Связи, разрывы и реконфигурации: значение эстетического опыта для докторских исследований в области визуальных искусств
Бойд Уайт и Апрельская Мандрона
Часть 3: Проведение докторских программ
Глава 16. Навигация по этическим протоколам для художественных исследований: стратегии для аспирантов-исследователей
Лорри Блэр
Глава 17: Изучение дела об искусном совместном опросе в докторантуре по образованию изобразительного искусства
Кэтрин Грушка и Эллисон Холбрук
Глава 8: Некоторые иберийские взгляды на искусство и художественные исследования в художественном образовании
Тереза Торрес де Эса и Ангела Салдана
Глава 19: Финские художественные и художественные диссертации в контексте: исследования, интервенции и глокальные интерпретации
Мира Каллио-Тавин и Кевин Тавин
Глава 20: Барьер или катализатор: межкультурные и языковые вопросы для докторантов в Японии
Тосио Наое
Глава 21: Профиль исследования диссертаций по изобразительным искусствам в образовании в Турции
Сюзан Дуйгу Бедир Эристи
Глава 22: Качества художественного творчества в образовательных исследовательских диссертациях на основе искусства
Элисон Шилдс и Рита Л.Ирвин
Примечания к участникам
Индекс
‘[Провокация поля] состоит из серии тематических исследований, которые иллюстрируют большое разнообразие и богатство исследований в области искусства, проводимых в рамках международных докторских программ в области образования. Одной из сильных сторон этой публикации является впечатляющий диапазон национальностей, включенных в книгу; Примеры докторских программ представлены со всех уголков земного шара.Ясно, что были предприняты попытки избежать этноцентрической точки зрения на эту тему.
Эта книга будет важна для тех докторантов, которые намереваются использовать методы изобразительного искусства для изучения вопросов образовательных исследований. […] Новый доктор философии. супервайзеры также сочтут Provoking the Field: International Perspectives on Visual Arts PhD in Education ценным активом при развитии своей собственной практики кураторства ».