Художник на чем рисует художник: На чем рисует художник: история из прошлого в настоящее
- На чем рисует художник: история из прошлого в настоящее
- Эти 15 художников заставят усомниться в том, что видят ваши глаза
- 3 всемирно известных художника, которые не умели рисовать.
- Начнем с того, что можно и не рисовать вовсе.
- Это искусство? Или нет?
- Так вот,
- Зарисовки Поля Сезанна.
- Скульптурные зарисовки Ван Гога.
- Гипсовые торсы и лошадка в исполнении Винсента ван Гога. Определенно красивые, но точно уж не своей правильностью.
- И, напоследок, мы приготовили вам самого скандального художника современности (угадайте кого?)
- Интернет пестрит статьями в духе «10 ранних работ Малевича», «Малевич все же умел рисовать» и тд. Начнем с того, что рисовать Малевич все-таки не умел.
- Не умея рисовать, вовсю подражал.
- Итог
- художник рисует на чём? помогите
- Рококо и Гоша Рубчинский: что рисует художник Владимир Карташов
- Художник каждый день принимает разные наркотики и рисует автопортрет под их воздействием
- Художник, что рисует.
- рисунок | Принципы, методы и история
- Полное руководство по различным художественным средам — ARTDEX
- Как быть художником
- 9 вещей, от которых нужно отказаться, чтобы добиться успеха
- Почему мы занимаемся искусством | Высшее хорошее
- Сделать тату в стиле любимого искусства? Эти советы помогут вам сделать все правильно. Автор оригинала
- Связаться с первоначальным художником
- Подтвердите свои источники
- Поделитесь своими планами
- Будьте готовы к отказу от
- Купите что-нибудь
- Найдите подходящего татуировщика для работы
- Будьте готовы услышать «нет» и от татуировщика.
- Покажите свои квитанции
- Будьте готовы внести некоторые изменения.
- Кредит, кредит, кредит
- Также поделитесь фотографиями оригинального произведения искусства.
- И если вы сделали татуировку до того, как прочтете этот список, еще не поздно сыграть красиво.
- Делает ли рисование каждый день лучше художника? — Приключения с искусством
На чем рисует художник: история из прошлого в настоящее
Друзья мои, а вы задумывались над философским вопросом: что первично холст или кисть? Я думаю, что сначала мы выбираем на чем рисовать, а уж затем подбираем инструмент для творчества. А у вас какое мнение?
И если с кистями все более-менее понятно, я даже как-то написала об этом информационную статью, то с поверхностей для живописи оказалось очень много!
Итак, на чем рисует художник, прежде всего зависит от задачи, которая стоит перед ним на данный момент. Если он пишет картину, то скорее всего, выберет холст необходимой фактуры и размера. А если пишет этюд, набросок для будущей работы, воспользуется картоном или бумагой для живописи.
Я рисую натюрморт с вином и скульптуркой на холсте
Если посмотреть вглубь вопроса и копнуть историю, то в качестве основы для живописи художники использовали абсолютно разные поверхности. Например, камень, дерево, металл, пергамент, холст… И можно бесконечно продолжать! Иногда художники рисуют даже на бумажной салфетке! Ну если вдохновение неожиданно посетило!
Мне тут вспомнилась забавная история про художника и бумажную салфетку, за достоверность которой я не ручаюсь. Возможно, это просто легенда, но право, очень любопытная!
Однажды Пабло Пикассо, уже будучи заслуженным состоявшимся художником, пил кофе в испанском кафе и что-то рисовал на салфетке. Возможно, в этот момент у художника появилась интересная идея, у творческих людей такое случается!
А напротив Пикассо сидела женщина, которая с почтением и интересом наблюдала за ним. Когда художник собрался уходить, его поклонница попросила продать ей салфетку с наброском, заметив, что заплатит за эскиз.
«10 тысяч долларов», — не моргнув глазом назвал цену Пикассо. Женщина возразила: «Как? Всего за 2 минуты, которые вы потратили на рисунок?» На что художник ответил: «Вы ошибаетесь, на этот рисунок ушло более 60 лет»
Вот, оказывается, насколько ценным может быть набросок на бумажной салфетке! Как вы понимаете, это шутка, но в каждой шутке можно найти долю истины.
А теперь вернемся к нашей теме: на чем рисует художник, исторические факты. Вероятно, вы знаете, что знаменитая Мона Лиза Леонардо да Винчи написана на деревянной панели из тополя.
Дерево или деревянная панель для живописи масляными красками использовалась довольно давно. Чаще всего брали тот вид древесины, которая произрастала в данной местности. А еще известно, что древние римские художники использовали деревянные панели из кедра или липы. А западноевропейские писали свои шедевры на досках из тополя, бука или каштана.
Кедровая доска под живопись
Фламандские художники в качестве основы для живописи брали древесину красного дерева и дуба. А русские живописцы использовали свои деревья: сосну, ольху или березу. Кстати, известнейший шедевр Андрея Рублева «Троица» написан на сосновой доске)
В те времена деревянная панель изготавливалась как из цельной древесины, так и могла быть скрепленной или склеенной из отдельных дощечек. И с тех пор ничего не изменилось, в настоящее время тоже популярны картины масляными красками, написанные на дереве или на деревянных дощечках. Тут, как говорится, все зависит от задумки художника, ну или от спроса заказчика.
Из истории возвращаемся к тому, на чем рисует художник в наше время.
В первую очередь, конечно — холст на подрамнике. Холсты бывают разными по материалу изготовления: льняные, коттоновые, синтетические, а также из смесей этих волокон. Так же есть отличия по величине зерна, этот показатель определяет гладкость поверхности для живописи. Подробнее узнать о разных видах холстов вы можете в специальной статье.
Я заканчиваю картину на льняном холсте
Хочу добавить, что качественный хост удовольствие не из дешевых, особенно что касается льняных холстов. Но есть же и эконом варианты, о которых я вам сейчас расскажу.
На чем рисует художник картины, если не желает тратиться на дорогие холсты? Вполне можно использовать как поверхность для масла или акрила холст на картоне. Результат точно такой же, не отличишь! А есть еще и плюсы, если художник пишет картину в пастозной технике, то холст на картоне отлично держит массу красок, не деформируясь под их тяжестью. То есть не провисает, как может случиться с коттоновым холстом.
Пример моих картин / холст на картоне
Я знаю, что существует мнение, что живопись на холсте, это настоящее произведение искусства, без подделок и фальсификаций. А как же тогда все наши мастера, о которых я упоминала ранее, они ж вообще писали на деревянных панелях? Думаю, что возник такой современный стереотип: живопись только на холсте, а все остальное бяка. Но ведь картина несет в себе энергетику художника независимо от того, на чем она написана!
Еще экономнее вариант — писать картины на оргалите или ДВП. Древесно-волокнистая плита, так полностью звучит название этого материала, изготавливается методом горячего прессования. Сырьем для изготовления служат отходы деревообрабатывающей промышленности, целлюлоза или стебли тростника, а также связующее вещество.
Пример моей работы на оргалите
ДВП для живописи продается с грунтом и без него. Еще один приятный бонус: одна сторона ДВП гладкая, а вторая тисненая, очень похожа на переплетение холста. Если хорошенько загрунтовать рифленую поверхность, то отличить её от настоящего холста практически невозможно.
Рождение парусника мастихином на ДВП
Если вы новичок и стоите перед выбором на чем рисовать начинающему художнику, отдавайте преимущество картону. Он дает возможность попрактиковаться, прокачать способности и научиться новым техникам живописи не в ущерб кошельку.
Только не впадайте в комплексы, профессиональные художники тоже рисуют на картоне! Да, он недолговечен, но от этого результат работы не становится хуже
На чем рисует художник картины и этюды или как выбрать картон для живописи:
- художественный картон отличается плотностью, она должна быть около 1000г/м2
- картон для рисования может быть с грунтом или без него
- грунтованный картон для живописи бывает одно и двухсторонний
На чем рисует художник, если надо разработать эскиз картины?
Есть также художники, что пишут этюды и даже картины на упаковочном плотном картоне.
Если вы хотели бы продать свою работу/ экскиз, то лучше предлагать покупателю не картон в чистом виде, а холст на картоне. Он легче по весу и отправить его получиться дешевле)
Мои цветочные миниатюры мастихином/ холст на картоне
Кстати, такие мини холстики я делаю сама, они отлично подходят под живопись мастихином!
Друзья, за несколько лет я написала более 100 статей с видео. Не стесняйтесь читать статьи, ведь они написаны для вас)) Для удобства в поиске они собраны по тегам:
Масло
Акрил
Холст
Арт своими руками
Современная живопись
Фитнес для мозга
Остальные Теги по статья вы можете найти с правой стороны на сайте
Еще для обучения живописи маслом новичку отлично подойдет и специальная бумага для масла и акрила.
Как выбрать бумагу для живописи:
- почитать маркировку, «бумага для масляной живописи», именно так должно быть написано
- обратить внимание на её плотность, она должна быть не менее 300г/м2
- рекомендуется выбирать бумагу для живописи с рельефной текстурой, напоминающей холст
Напоследок хочу заметить, что в творчестве не главное на чем рисует художник. Куда важнее настрой, желание и вдохновение!
Мое видео — Как я рисую большие картины на примере одной из них
Друзья, чтобы статья не затерялась среди множества других статей в паутине интернета, сохраните ее в закладках. Так вы сможете вернуться к прочтению в любой момент.
Задавайте ваши вопросы внизу в комментариях, обычно, я отвечаю быстро на все вопросы
Эти 15 художников заставят усомниться в том, что видят ваши глаза
Мастерство некоторых художников превосходит все границы. Они рисуют чем угодно: маслом, акриловыми красками, углем, шариковыми ручками или простым карандашом, — но их работы не отличить от фотографий. Немалое упорство и талант авторов делают эти работы чем-то большим чем просто фотокопиями. В них жизнь, видение художника, эмоции и иллюзия мира, в котором мы живем.
AdMe.ru собрал 15 художников, глядя на работы которых мы буквально не верим своим глазам.
Диего Фацио
Диего работает как струйный принтер, начиная рисовать с края листа. Рисует простым карандашом и углем. На создание одного портрета у художника уходит по 200 часов работы.
Грегори Тилкер
Грегори Тилкер пишет свои «дождливые» полотна кистью, используя акварель и масляные краски. Просмотр картин Грегори напоминает путешествие на машине в холодный ненастный день.
Руфь Тайсон
Британская художница Руфь Тайсон, как и многие ее коллеги, не имеет художественного образования, однако обладает оригинальной манерой исполнения своих работ. Она рисует графитом и акварельными карандашами, но иногда берется и за краски.
Роберто Бернарди
Сложно поверить, что «сладкие» натюрморты Роберто Бернарди не сняты на камеру. Каждый натюрморт с изумительной точностью передает отражения на глянцевой поверхности стола, сгибы и блики.
Робин Элей
Лондонский художник создает масштабные реалистичные картины маслом. В картинах этой коллекции художник изящно «скрывает» наготу человеческих тел прозрачной пленкой.
Готфрид Хельнвайн
В своих работах Хельнвайн использует преимущественно акварельные краски. Он работает как живописец, чертежник, фотограф, скульптор и артист, раскрывая все стороны своего таланта.
Винсент Фатауззо
Работы известного австралийского художника Винсента Фатауззо выставлены по всему миру. Портрет Хита Леджера был написан за несколько недель до смерти актера.
Камальки Лауреано
Камальки Лауреано — талантливый доминиканский художник. Он применяет технику письма акриловыми красками на холсте. Для него работа — это не просто подражание фотографии, а подражание жизни.
Пол Кэдден
Единственный инструмент автора — грифельный карандаш. Его, оказывается, вполне достаточно, чтобы в точности передать каждую линию, морщинку или эмоцию. Сомневаться в гениальности автора не приходится.
Томас Арвид
Томас не имеет никакого формального образования. Наработав мастерство по собственной системе обучения, художник пришел к своей теме — теме вина. Так и возник «Винный погреб Томаса Арвида» — серия работ с изображениями бутылок, пробок, штопоров и бокалов с искрящимися напитками.
Брайан Друри
Американский художник окончил в 2007 году Нью-Йоркскую академию искусств и с тех пор работает в жанре реализма. Призер множества престижных премий США и Европы Друри фокусируется на органических качествах кожи и показывает ту сторону человека, которую от нас так часто пытаются скрыть.
Игаль Озери
Игаль невероятно точно передает игру света и тени, блики и солнечные засветы, тем самым мастерски создавая иллюзию фотографии.
Танер Цейлан
Известный турецкий художник, рисующий в стиле гиперреализма и специализирующийся на воспроизведении фотографий. Для своих работ использует преимущественно акрил.
Эндрю Тэлбот
Известный британский художник Эндрю Тэлбот занимается рисунком с 15 лет и с 2002 года зарабатывает себе на жизнь своими произведениями. Потрясающая реалистичность и яркие краски делают его стиль одним из самых узнаваемых, что ставит художника в ряды лучших в своем деле.
3 всемирно известных художника, которые не умели рисовать.
3 всемирно известных художника, которые не умели рисовать.
Когда фраза «я тоже так нарисую» — не просто стереотип.
Начнем с того, что можно и не рисовать вовсе.
Разумеется, художнику уметь рисовать давно не обязательно, что окончательно подтвердилось после феномена Энди Уорхола.
Порой, рисование и академическая школа могут даже помешать. Пока помнят таких художников, как Джексон Поллок, Марк Ротко, Марсель Дюшан и прочие, становится понятно, что уровень рисования ни разу не является важным компонентом арт-рынка.Это искусство? Или нет?
Тем не менее, можем поспорить, что вы не единожды присутствовали при классическом споре об искусстве, где один «понимает Ван Гога», а другой «сам может так нарисовать». (Вместо Ван Гога можете вставить пару десятков других столь же известных «ни-на-кого-не похожих-художников»). Чаще всего аргументом «защитника» является то, что «художнику можно все» (это абсолютная правда), и то, что сперва надо пройти академическую школу, «как Ван Гог», пройти все те основы, которые проходили они, и знать, что ты делаешь, чтобы было «можно все».
Так вот,
…Что мы должны вам сказать: никакого особого мастерства ни у Ван Гога, ни у Сезанна не было. Пикассо, во всяком случае, умел немного больше и лучше.
Зарисовки Поля Сезанна.
На фото скульптуры «Гермес, завязывающий сандалию» и «Мальчик, вытаскивающий занозу». Рядом вольные интерпретации Сезанна.
Скульптурные зарисовки Ван Гога.
Гипсовые торсы и лошадка в исполнении Винсента ван Гога. Определенно красивые, но точно уж не своей правильностью.
И, напоследок, мы приготовили вам самого скандального художника современности (угадайте кого?)
Чей пресловутый «Черный квадрат» и полемика вокруг него являются идеальным примером сократовского диалога двух людей из начала статьи. Однако, давайте разберемся.
Интернет пестрит статьями в духе «10 ранних работ Малевича», «Малевич все же умел рисовать» и тд. Начнем с того, что рисовать Малевич все-таки не умел.
Казимир Малевич. Рисунок на обороте композиции «Жнецы», выполненный карандашом на бумаге,Не умея рисовать, вовсю подражал.
На фоне раздутого скандализма и новаторства его эксперименты с импрессионизмом, примитивизмом, подражанием тому же Пикассо и попытки изображения людей кажутся «традиционным искусством». Однако, советуем вам приглядеться повнимательнее. Как много разных художников напомнят вам его картины?
Итог
Эта статья несомненно придала вам уверенности, дорогие читатели, и подковала в вопросах академического рисования и истории искусств. В данном случае лучше было показать, чем рассказать. Теперь вы подкованы в будущей полемике «о настоящем искусстве» и можете составить свое собственное, независимое мнение. Ни в коем случае не подумайте, что мы не любим и не уважаем Ван Гога, Па́бло Дие́го Хосе́ Франси́ско де Па́ула Хуа́н Непомусе́но Мари́я де лос Реме́диос Сиприа́но де ла Санти́сима Тринида́д Ма́ртир Патри́сио Руи́с и Пика́ссо, Сезанна, и даже Малевича. Однако, поверьте, аргумент «он умел хорошо рисовать» — не самый важный в адрес гениального художника.
художник рисует на чём? помогите
Измените предложения по модели. Модель: Когда Катя училась в университете, она подрабатывала на почте. в университете, патя на почте.1. Мой сын приходи … т домой и сразу включает компьютер.2. Олег получил письмо и расстроился.3. Когда читаешь В. Набокова, хорошо представляешь себе жизнь русских эмигрантов.4. Он уехал из города и никогда не писал своим друзьям.5. Когда она разговаривает с мужем, она чувствует, какие они разные люди.6. Когда Б. Пастернак получил Нобелевскую премию, он стал очень известен в Европе.7. Если ты начал говорить, скажи всё до конца.8. Когда он отвечал на вопросы журналистов, он старался говорить прямо.
Помогите пожалуйста.
пожалуйста помогитес помощью суффиксов чик,ник,тель,арь, ец образуйте как можно больше неодушевленных существительных
Спиши текст вставляя пропущенные буквы укажи время и спряжение глаголов
) … языком, торопись делом. 2) Шила в мешке … . 3) Чужим умом добра … . 4) Из пословицы слова … . 5) Кто любит трудиться, тому без дела . .. . … 6) Кто умеет веселиться, тот горя … . 7) … в колодец, пригодится воды напиться. 8) Маслом каши … Вставьте пропущенные глаголы с не СРОЧНО
Определи спряжение глаголов и напиши их во 2-м лице единственного числа и в 1-м лице множественного числа настоящего времени … Жить,совершить,служить,петь,строить,сеять,клеить,просить,хвалить,слышать,дышать.
Определи спряжение глаголов и напиши их во 2-м лице единственного числа и в 1-м лице множественного числа настоящего времени … Жить,совершить,служить,петь,строить,сеять,клеить,просить,хвалить,слышать,дышать.
Определи спряжение глаголов и напиши их во 2-м лице единственного числа и в 1-м лице множественного числа настоящего времени … Жить,совершить,служить,петь,строить,сеять,клеить,просить,хвалить,слышать,дышать.
Подчеркни слова, значение которых тебе хотелось бы уточнить по словарю
2. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.Выделите суффиксы причастий. Второе предложение разберитепо членам. 1) У крыльца стояли осёдл … а..ые кони. (Н. Гоголь) 2) Ветер гудел в тучеснега а иногда вверху м..тель прорывалась и видны были одна-две и..лу-га..ые звёзды на сером, будто близком небе. (А. Платонов) 3) Метелицапрошёл ещё несколько пер..улков и наконец упёрся в краше..ый заборпоповского сада. (А. Фадеев) 4) Мы оставили ране..ого казака. 5) По сто-ронам стоял сосновый саже..ый лес. (С. Баруздин)Одна и две буквы Hв суффиксах
Рококо и Гоша Рубчинский: что рисует художник Владимир Карташов
Художник Владимир Карташов рассказывает о своих работах, которые можно увидеть на выставке «Невинные шалости» в галерее Jart.
«Enchanted»
Эта серия родилась в 2019 году, потом я работал над ней в 2020-м, но когда закончил, выставить уже было невозможно, начался локдаун. Я придумал брать популярные сюжеты полотен XVIII века и смешивать их с образами фотографий из соцсетей и вирусной рекламы. Кстати говоря, куратором выставки выступил Сергей Хачатуров, который сделал много музейных выставок, посвященных искусству XVIII века.
Сюжет этой картины я нашел в одном из пабликов в «ВКонтакте», изменил какие‑то детали, одежду, украшения, добавил барочные элементы. Герои целуются через решетку, но по бокам этой решетки ничего нет, стоит им немного подвинуться, и никакого препятствия для поцелуя не будет.
«A Quiet Place»
В этой работе я продолжал использовать тот же прием, но с другим сюжетом. Что касается техники, то мое классическое образование художника-живописца дает о себе знать: я старался использовать приемы старых мастеров — имприматуры, лессировки, — чтобы еще больше усилить барочный эффект.
На этой картине юноша прячется в кустах. Это такой e-boy в черном пуховике, кроссовках Prada, птицы на крыльях подносят ему AirPods. Мне кстати, очень нравится их форма: она похожа на скульптуру, и я вообще использую эти наушники во многих своих работах.
«Fog»
Сюжет, где человек взаимодействует с воздухом, туманом или ветром, очень популярен для картин XVIII века. Есть очень классная работа, я не вспомню с ходу автора, где всадника пытаются сбить с пути облака. На этой картине девушку целует ветер. Очевидно, что никакого харассмента тут нет, девушка вполне довольна ситуацией, все явно происходит по взаимному согласию. Внизу у воды можно заметить дрон, заключенный в клетку. И, опять же, я взял идею из вирусной рекламы: лицо, заклеенное стикерами, — это вроде и не маска, однако сильно меняет лицо и создает некую защиту.
«Dame de l’Épine»
Здесь тоже один из классических сюжетов: девушка в парке теряет что‑то или роняет в воду. В данном случае она уронила свой телефон, причем «раскладушку». Когда я делал эту работу, Samsung выпустил новую модель телефона как раз в таком формате, и мне такая форма очень нравится. На заднем фоне виден черный прямоугольник в цветах, и у многих возникали разные ассоциации, самой популярной из которых был, конечно, «Черный квадрат». На самом деле это грифельная доска, такие раньше ставили в парках, чтобы писать на них какие‑то объявления. Я решил оставить ее пустой, потому что текст там не подходил композиционно.
«Last Rave»
Это одна из первых работ серии, я рисовал ее с себя, хотя не задумывал как автопортрет. Просто у меня не было на тот момент моделей. При этом поза и сама одежда взяты из реальной фотосессии: там парень-азиат стоял в каком‑то экстравагантном азиатском интерьере в этом свитшоте Гоши Рубчинского с надписью «Россия». Мне захотелось перенести его в парковую зону. И это слово «Россия» выглядит здесь так тяжеловесно, как клякса. И снова мы видим дрон, заключенный в клетку, как соловей. Кстати, я потом все хотел купить себе такой свитшот, но так нигде и не нашел, быстро раскупили.
Художник каждый день принимает разные наркотики и рисует автопортрет под их воздействием
В марте 1995 года художник Брайан Льюис Сондерс пообещал себе создавать новый автопортрет каждый день до конца своей жизни. По сей день он сдерживает это обещание – работ накопилось больше 12 тысяч!
Безусловно, это уже звучит как эксперимент. Но 2000 году он решил создать в рамках проекта еще более радикальную подсерию. Художник нарисовал десятки автопортретов под воздействием наркотиков – и так родилась «Под влиянием».
Через несколько недель после диких опытов он получил легкое повреждение мозга. Сондерс стал частым гостем в больнице. Тем не менее он продолжал рисовать. Художник искал «переживания, которые могли бы глубоко повлиять на его восприятие себя». Посмотрите, насколько разные работы получились в цикле «Под влиянием» – очевидно, ему это удалось.
ЛСДМарихуана (G13)Сондерс рассказал, что повреждение мозга привело к «психомоторной отсталости и спутанности сознания», но это можно исправить. Он все еще проводит этот эксперимент – правда, сейчас он принимает только те лекарства, которые ему прописал врач.
Теперь взгляните на классное искусство, но не пробуйте это дома!
Псилоцибиновые грибы«Цикл начался в 2000-м. Я переехал в многоэтажку – надеялся сделать документальный цикл про всех жильцов. В нашем городе об этом здании идут легенды: здесь живут чудаки и полные психи», – рассказывает Сондерс.
Но идею пришлось отложить: друг художника погиб в пожаре, второй пытался застрелить себя, но выжил – получил необратимое повреждение мозга. У самого Сондерса отказало легкое.
АлкогольЧтобы расслабиться, он отправился в поход со своим приятелем Брэндоном Брэггом, чего Сондерс раньше не делал.
«Это было невероятно! В природе столько прекрасного. Я из города, и поэтому каждый новый вид дерева или поганка, или дикое животное давали мне десятки образов. Этот опыт был поистине чудесным и исцеляющим», – вспоминает художник.
МорфинПриятель спросил, что случилось с идеей цикла. Брайан рассказал об ужасных событиях в жизни и добавил, что жители дома оказались однообразными: тучными людьми, страдающими от одиночества и наркотической зависимости.
«Когда я переехал сюда, парализованный в инвалидной коляске показал мне энциклопедию таблеток и сказал, что может найти по крайней мере по одной таблетке любого вида в этой книге в здании. Книга была огромной».
ГалоперидолВ походе у Сондерса случилось обезвоживание. Процесс запустил галлюцинации – он сбежал от приятеля, потому что думал, что тот хочет его отравить.
«На автобусе я вернулся в Теннесси, где у меня было прозрение. Я подумал, что не только буду рисовать себя каждый день, но и принимать новый препарат. Учитывая разнообразие веществ в моем доме, это было несложно».
Сочетание печали и доступности препаратов привело Сондерса к циклу.
Абилифай / Ксанакс / АтиванСтакан абсентаРисунки стали вирусными в январе 2011 года – художник говорит, что это было «мучительно и страшно». Сондерс получил довольно много писем с ненавистью:
«Они либо хотели, чтобы я сам покончил жизнь самоубийством, либо сами хотели удостоиться чести уложить меня, как животное. Сейчас все гораздо спокойнее».
Но Сондерс все равно доволен – дикий эксперимент, который стал вирусным, привлек внимание и к другим работам художника.
«Кроме того, это открыло двери для общения с невероятными людьми, которые страдают от одиночества и схожих проблем. Я старше и мне нравится думать, что я могу быть чем-то полезным в этом отношении», – делится Брайан.
«Соли»4 миллиграмма дилаудида90 мг абилифая (после трех месяцев превышения максимальной дозы)2 бутылки сиропа от кашляДиметилтриптамин (во время и после употребления)Опиум20 миллиграммов валиумаОксид азота10 мг амбиенаПолграмма кокаина1 инъекция дилаудида / 3 дозы морфина (в отделении неотложной помощи с камнями в почках)Ингаляция окиси углеродаКат (жевал и пил чай)Циталопрам (дозировка неизвестна)3 мг клонопина15 мг буспара (нюхал)1 «шишка» кристаллического метаСмола марихуаныЖидкость для зажигалокФенциклидинГероин (вдыхал)Пары бензинаИсточник
Читайте также:
Норвежская студия создала дизайн назального спрея, который спасает жизни
Как сидячая работа может повлиять на ваше здоровье (и что с этим делать)
5 проверенных приложений для психического здоровья
Художник, что рисует.
.. свет! — Весь мир в глазах твоих — Блоги
Висенте Ромеро Редондо (Vicente Romero Redondo) — выдающийся испанский художник, который уже много лет пишет дивные картины, воспевая женщину, её красоту, очарование, чувственность и нежность.
Его работы полны неги, блаженной лености и, конечно же, — солнечного света.
Любой художник знает, как сложно передать на картине свет, прозрачность и легкость.
Висенте Ромеро Редондо считают уникальным живописцем, так как он способен предельно точно изобразить на полотне свет.
Его работы трудно спутать с картинами других мастеров, так как никто не может так, как Редондо, пронизать изображенный на полотне объем солнечным светом и воздушной легкостью.
Вы только взгляните на эти шедевры!
Детство и юность художника
Висенте Ромеро Редондо родился в Мадриде в 1956 году. Из-за специфики работы отца семье приходилось часто переезжать с места на место, благодаря чему мальчик увидел всю Испанию.
В возрасте 15 лет Висенте вернулся в родной Мадрид, успев до этого пожить в огромном количестве испанских городов.
Склонность к живописи появилась у Висенте еще в раннем детстве.
Мальчик с увлечением рисовал, он практически не выпускал из рук карандаша и блокнота, так как в любую минуту его могло настигнуть вдохновение. Его карикатуры на одноклассников и учителей были известны в каждой школе, где он учился.
Родители с пониманием относились к хобби своего старшего сына и всячески его поддерживали, представляя, как спустя несколько лет имя Висенте Ромеро Редондо, невероятно талантливого художника, станет известно всему миру.
Упорный труд и искреннее желание заниматься искусством помогли Висенте осуществить свою мечту – он стал учеником Высшей школы искусств в Сан-Фернандо, самой престижной в Испании, где когда-то учился сам Сальвадор Дали, великий мастер кисти и один из самых оригинальных живописцев ХХ века.
Творческий путь мастера
Поначалу Висенте решил занялся скульптурой, но вскоре понял, что его настоящее призвание – живопись.
В 1982 году Висенте с отличием окончил Школу искусств и продолжил совершенствоваться, рисуя пастелью портреты жителей прибрежных сел на материке и на островах Тенерифе, Майорка и Ибица.
Висенте Ромеро Редондо великолепно освоил технику рисования пастелью, которая в полной мере позволяла мягко и нежно передать переливы света и цвета, игру теней и нежную красоту естественных красок.
Иногда художник пишет свои работы маслом, но и они очень сильно напоминают пастели живописца.
В конце 80-х годов, после женитьбы Висенте Ромеро Редондо, вместе с супругой, поселился на побережье Коста Браво, на берегу Средиземного моря, в самом настоящем природном раю. где долгое время жил сам Сальвадор Дали.
Здесь пара живет беззаботно и счастливо, наслаждаясь живописной средиземноморской природой, радуясь морю и солнцу. А Вынсенте рисует свои полотна…
Прекрасные пейзажи Средиземноморья, ландшафты и, конечно же, женщины, стали главными персонажами его картин.
Средиземноморский климат и местные пейзажи, красавица жена, уютный домик и очаровательные модели, приходившие к Редондо каждый день, создали идеальные условия для вдохновения.
Именно здесь начался новый этап в его творчестве — романтический, наполненный чувственностью, нежностью и особым изяществом.
Его картины будто фотографии, они передают небольшой эпизод из жизни девушек, женщин и детей, которые не позируют специально.
Эксперты называют творчество Ромеро Редондо «неожиданным сюрпризом, украденным моментом интимности».
Женские образы полны нежности, чувственности и буквально живут на своих холстах.
Женщина-мать, женщина-любовница, женщина-подруга, женщина-ребенок – каждая из них прекрасна, каждая будоражит сознание и волнует.
Как-то раз в одном из интервью Висенте Ромеро Редондо задали вопрос: «Как Вы работаете с моделью?»
На что художник ответил:
«Я рисую с фотографии. Можно рисовать с натуры, но мне нравится рисовать мимолетные моменты, выражение лица, поворот головы, для модели так позировать — сложно.
А из тысячи фотографий, я выберу ту одну, которую буду рисовать.
Для того чтоб сделать фотореференс, я проектирую это в голове и потом строю сцену.
Выстраиваю композицию, реквизит и потом уже модель в этой сцене двигается сама, или я ей помогаю».
Висенте Ромеро Редондо работает в стиле неореализма.
Художник способен с невероятным мастерством передавать игру света и тени на своих полотнах, делая их живыми и подвижными. Картины, которые он пишет, наполнены красками и жизнью.
Каждая деталь передана настолько тонко и реалистично, что, кажется, вот-вот окно распахнется сильнее, и морской ветер раздует занавеску, а девушка, являющаяся главным украшением картины, встанет и залюбуется видом Средиземноморья.
В начале 90-х годов полотна Висенте Ромеро Редондо начали представляться на всевозможных художественных выставках Испании, Португалии и Франции.
Со временем слава Висенте распространилась по всему миру. О нем заговорили как о человеке, вдохнувшем новую жизнь в современную живопись.
Впечатление на всех он произвел невероятным светом на своих картинах, одним из самых узнаваемых аспектов его работы.
В 2001 году художник переехал в Мадрид, но там он проводит лишь часть времени, потому что Коста-Брава со своими невероятными видами по-прежнему остается его любимым местом для творчества.
Висенте Ромеро Редондо – замечательный художник, тонко воспевающий женское очарование на фоне удивительной природы Средиземноморья.
На его полотнах царят спокойствие, уют, гармония и красота.
Покоряет мягкость, прозрачность и нежность в оттенках цвета, игра света и тени, – все это выгодно выделяет незаурядное мастерство художника и его своеобразную манеру написания.
Галлерея — все картины художника — https://gallerix.ru/storeroom/787959353/
Источники
По случаю моей 7-й годовщины на #Sports.ru благодарю всех друзей, что были рядом все это время!
Дорогие мои — милые и добрые, задорные и веселые, вредные и сентиментальные, интересные и многогранные — я безгранично вас всех люблю!
рисунок | Принципы, методы и история
Рисование , искусство или техника создания изображений на поверхности, обычно на бумаге, с помощью отметок, обычно чернилами, графитом, мелом, углем или мелком.
Берта Моризо: Сестра художника Эдма с дочерью ЖаннойСестра художника Эдма с дочерью Жанной , бумага, акварель поверх графита, Берта Моризо, 1872 г .; в коллекции Национальной галереи искусств, Вашингтон, Д.C.
Предоставлено Национальной галереей искусств, Вашингтон, округ Колумбия / Коллекция Эйлсы Меллон Брюс. Регистрационный номер 1970.17.160Рисование как формальное художественное творение можно определить как преимущественно линейное воспроизведение объектов видимого мира, а также концепций, мыслей, отношений, эмоций и фантазий в визуальной форме, символов и даже абстрактные формы. Это определение, однако, применимо ко всем графическим искусствам и техникам, которые характеризуются акцентом на форме или форме, а не на массе и цвете, как в живописи.Рисование как таковое отличается от процессов графической печати тем, что существует прямая связь между производством и результатом. Короче говоря, рисунок — это конечный результат последовательных усилий, приложенных непосредственно к носителю. Хотя рисунок может служить основой для воспроизведения или копирования, он, тем не менее, уникален по своей природе.
Посмотреть, как Джорджет Сибрук рисует эскиз
Джорджет Сибрук в отрывке из «Этюд негритянских художников» , немого фильма, созданного Фондом Хармона и выпущенного в 1930-х годах, в котором много художников, работавших в период Гарлемского Возрождения.
Архивные кадры предоставлены Интернет-архивом движущихся изображений (на archive.org) совместно с Prelinger Archives См. Все видео для этой статьиХотя не каждому произведению искусства предшествовал рисунок в виде предварительного эскиза, рисунок является по сути, это основа всего изобразительного искусства. Часто рисунок поглощается выполненной работой или разрушается в процессе завершения. Таким образом, полезность чертежа наземного плана здания, которое должно быть возведено, уменьшается по мере того, как здание поднимается вверх.Точно так же точки и линии, отмеченные на необработанном каменном блоке, представляют собой вспомогательные рисунки для скульптуры, которые будут вырезаны из материала. По сути, каждая картина построена из линий и предварительно зарисована по ее основным контурам; только в процессе работы он превращается в цветные поверхности. Как показывает все большее количество находок и исследований, рисунки составляют материальную основу фресок, панно и книжных картин. Такие предварительные эскизы могут просто обозначать основные контуры или могут предопределять окончательное исполнение с точностью до деталей.Это также могут быть простые пробные наброски. Задолго до появления настоящего мелкомасштабного рисунка эта процедура широко использовалась для монументальных росписей. С синопией — предварительным наброском, находящимся на отдельном слое на стене под фреской, или росписью на свежерасположенной влажной штукатурке — достигается точка, при которой произведение, служившее лишь технической подготовкой, становится формальным рисунком, выражающим художественный намерение.
Однако только в конце 14 века рисунок стал самостоятельным — уже не обязательно подчиненный, концептуально или материально, другому виду искусства. Автономные или независимые рисунки, как следует из названия, сами по себе являются конечной целью художественного произведения; поэтому они обычно характеризуются наглядной структурой и четким исполнением до деталей.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасФормально рисунок предлагает широчайший простор для выражения художественных замыслов. С помощью рисунка можно сделать видимыми тела, пространство, глубину, предметность и даже движение.Более того, из-за непосредственности своего утверждения рисунок спонтанно выражает личность рисовальщика в потоке линии; Фактически, это самое личное из всех художественных высказываний. Таким образом, вполне вероятно, что уважение к рисунку должно было развиваться параллельно с ценностью, придаваемой индивидуальному художественному таланту. Начиная с эпохи Возрождения, рисунок постепенно терял свой анонимный и утилитарный статус в глазах художников и публики, а его документы все больше ценились и собирались.
В этой статье рассматриваются эстетические характеристики, средства выражения, предмет и история рисования.
Полное руководство по различным художественным средам — ARTDEX
«Тот, кто работает руками, головой и сердцем, есть художник» — Святой Франциск Ассизский
На протяжении всей истории искусства люди использовали различные материалы для самовыражения. Художники всегда выбирали концепции и техники, соответствующие их навыкам и художественному выражению.Этот квест начался с пигментированного порошка, который использовался для рисования на стенах пещеры Альтамира, и прошел долгий путь к внедрению современных технологий в создание искусства.
Наш полный справочник по художественным средствам проинформирует вас о различных художественных материалах, которые люди использовали с течением времени. Это также укажет на то, на чем вы должны сосредоточиться при определении идеального носителя для вашего изобразительного искусства. Следующая статья поможет вам выбрать наиболее подходящую вам художественную среду, независимо от того, начинаете ли вы художественную карьеру, выбираете художественную школу или хотите заново изобрести свой художественный стиль.
Фрагмент из «Идеализированного портрета дамы» (1480 г.), яичная темпера на панели из тополя, работы САНДРО БОТИЧЕЛЛИ (1445-1510) | Источник: artyfactory.comРазличные типы традиционной живописи и стилей рисования
Из-за большого разнообразия техник рисования и стилей рисования, средства рисования и инструменты рисования требуют отдельного раздела в любом исчерпывающем руководстве по различным средствам искусства. Есть множество поверхностей, на которых можно рисовать и рисовать.
Темпера
Темпера — это термин, обозначающий краску, смешанную со связующими материалами, такими как яичный желток, и описывающий стиль рисования и художественную среду.Этот материал делает темперу быстросохнущей и долговечной художественной средой, о чем свидетельствуют работы темперы, относящиеся к I веку нашей эры
.Масляная живопись
Это традиционная художественная техника, которая начала признаваться в качестве художественной среды в Европе 15 века. Масляные краски, как следует из названия, обычно содержат льняное масло, благодаря которому они сохнут медленнее, чем другие. Продолжительное время высыхания является преимуществом использования масляной живописи в качестве художественной среды. Он предлагает художникам возможность изменить некоторые сегменты своей работы или нарисовать другую сцену в целом, добавив еще один слой краски на холст.
Акриловая краска
Что касается времени высыхания, то акриловые краски сохнут быстрее, чем масляная живопись, и после высыхания они становятся водостойкими. Однако вы можете растворить акриловую краску водой перед тем, как нанести ее на холст, чтобы добиться эффекта гуаши или акварели. Рисование акрилом позволяет художникам добавлять слои или текстуры к своим произведениям, усиливая глянцевитость и придавая им глубину. Или они могут добавить воду, чтобы добиться матового эффекта на своих картинах.
Акварель
Использование акварельной краски в качестве художественного средства может быть сложной задачей для начинающих в мире искусства. Многие художники любят акварель из-за кажущейся бесконечной цветовой палитры. После того, как вы нанесете их на бумагу, вы мало что сможете сделать, чтобы изменить результат. Однако акварель придает картинам полупрозрачность и идеально подходит для фиксации смены света.
Древесный уголь
Это один из старейших художественных средств рисования.Угольные палочки сделаны из порошкообразного органического материала, связанного воском или жевательной резинкой. Углем можно делать бледные линии или сильные, выразительные. Этот художественный материал легко стирается, поэтому рекомендуется наносить фиксирующие средства на рисунки углем, чтобы обеспечить долговечность произведениям искусства.
Пастель
Эти художественные среды состоят из красочного пигмента, аналогичного пигментам масляных красок, и связующего материала. Использование пастели в рисовании и живописи стало популярным в 18 веке.Художники могут использовать комбинацию разных пастелей в зависимости от желаемого эффекта. Например, мягкая пастель отлично подходит для смешивания, в то время как вы используете твердую пастель для создания резких контуров или набросков более крупной композиции. Существуют также панастели, современная версия этой художественной среды, наносимая мягкой губкой. Вы можете работать с масляной пастелью, которая обеспечивает интенсивность цвета, или с водорастворимой пастелью, если вам нужны более тонкие слои полупрозрачных цветов, которые легко смешиваются.
Мел
Вот еще один органический материал, который художники использовали для рисования с эпохи палеолита. Художественный мел обычно бывает трех вариантов: черный, белый и сангина, в зависимости от материала. Черные мелки содержат мягкий черный камень, белые — из известняка, а сангина — красную охру. Мел изначально использовался для создания эскизов, но в эпоху Возрождения стал независимым художественным средством.
Карандаши графитовые
Они использовались в качестве художественного средства с XVII века во Франции.Вы можете использовать графит для рисования, обводки или штриховки. Существуют графитовые карандаши различной твердости, которые можно использовать для создания изобразительного искусства. Это удобный художественный носитель, потому что он позволяет переделывать вашу работу, стирая части рисунка или всю работу.
Карандаши цветные
В детстве все использовали цветные карандаши для рисования и раскрашивания, делая первые попытки проявить себя творчески. Цветные карандаши прошли долгий путь от детской игрушки до профессионального художественного средства.Они завоевали значительное внимание и уважение в мире современного искусства благодаря многочисленным преимуществам, которые они предлагают. Рисунки цветных карандашей выразительны, глубоки и люминесцентны. В то же время эта художественная среда дает художникам возможность создавать фотографически реалистичные произведения искусства.
Перо и чернила
Это также знакомая художественная среда, где вы используете перо для обводки и добавления цвета в художественные формы, такие как перьевой рисунок или рукописный текст и каллиграфия.Вы можете выбирать между различными типами ручек, такими как графические ручки, перьевые ручки или ручки для рисования, в зависимости от того, что вы хотите с ними делать. Чернила — мощное, но неумолимое средство для рисования, поэтому вам действительно нужно овладеть навыками рисования чернилами, прежде чем вы начнете с ними творить. Что делает рисунки, выполненные пером и тушью, такими выразительными, так это соотношение пустых и заполненных чернилами пространств на бумаге.
Сейчас мы собираемся двигаться дальше и исследовать, какие другие виды художественной среды художники использовали на протяжении всей истории для выражения своих идей и эмоций.
Уникальные формы непрерывности в космосе Умберто Боччони (1912-1913 гг.) Под разными углами, через zbrushcentral. com | Источник: antheamissy.comЭволюция трехмерного искусства
Наиболее распространенное определение трехмерного произведения искусства — это произведение искусства, которое можно наблюдать в измерениях высоты, ширины и глубины. С незапамятных времен люди создавали скульптуры с использованием различных концепций, техник и художественных материалов. Инсталляции, перформанс и декоративное искусство также попадают в эту категорию вместе со скульптурой, которая является воплощением трехмерного искусства.
Самым старым произведением трехмерного искусства является скульптура Венеры Берехат Рам. Эта вырезанная из камня фигура датируется 230000 лет до нашей эры. Он представляет собой символ женского плодородия и является одним из множества подобных фигурок, разбросанных по Европе. Считается, что эти первые образцы доисторических скульптур играли важную роль в ритуалах и церемониях.
Три стандартных типа скульптур, которые признает мир искусства:
- Отдельно стоящая скульптура, на которую можно смотреть с любой стороны и под любым углом, обходя ее.
- Барельеф — это когда форма вырезана так, что она немного выделяется на фоне исходного материала
- Горельефные формы вырезаны, чтобы выделяться на фоне.
Самыми традиционными художественными средами, используемыми для создания трехмерных произведений искусства, были дерево и камень. В настоящее время вы можете использовать современные материалы, такие как стекло, пенопласт и пластик, чтобы превратить их в настоящее произведение искусства. Художники используют множество техник для создания трехмерной интерпретации своего художественного видения.
Резьба — вырезание кусков материала, обычно дерева или камня, до получения желаемой формы.
Литье — заливка жидкой художественной среды, такой как железо, в специально разработанные формы для создания частей большой скульптуры.
Моделирование — манипулирование и преобразование мягких художественных материалов, таких как глина или гипс, и их затвердевание до желаемой формы. Современные художники также используют различные методы моделирования для создания фантастических произведений искусства из стекла.
Строительство — это творческий процесс, в котором художники собирают скульптуру, комбинируя различные материалы и используя клей, проволоку или сварку, чтобы удерживать элементы вместе.
Новое время принесло современные вариации трехмерного искусства. Например, стекло стало важным художественным средством, используемым в скульптуре, инсталляции и декоративном искусстве. Концепции и приемы, используемые при создании художественных изделий из стекла, определяют их тип. Многие художественные формы из стекла включают использование методов горячего стекла, таких как выдувное стекло, скульптурное стекло и литое стекло.Как видно из названия, художники работают с горячим стеклом, придавая ему форму, выдувая или отливая в формы.
Творческий процесс теплого стекла включает нагревание стекла в духовке или печи. Два доминирующих метода изменения формы теплого стекла — это опадание и сплавление.
Вы также можете работать с холодным стеклом для создания произведений искусства. Стекло можно шлифовать, полировать или выгравировать, чтобы добиться желаемого эффекта. Существует также техника травления, которую вы можете применить в искусстве стекла, чтобы изменить текстуру стекла.Вы можете добиться этого с помощью пескоструйной обработки или кислотного травления.
Еще одна из этих современных версий — искусство инсталляции, где художники комбинируют аудиовизуальные эффекты и различные материалы для решения важных проблем, которые их волнуют. Художественные инсталляции могут быть сосредоточены, например, на политике, правах человека или окружающей среде. Самым распространенным является искусство световых инсталляций, где свет и скульптура сочетаются для создания великолепного художественного эффекта.
Артисты, занимающиеся исполнительским искусством, используют свое тело или тела других участников как идеальное средство выражения своих основных ценностей и передачи своего уникального сообщения аудитории.
Слева: Пабло Пикассо — Макет для гитары, 1912 г. / Справа: Макет для гитары на выставке скульптур Пикассо в МоМА | Источник: widewalls.chТехники смешанной техники и нетрадиционное художественное выражение
Искусство продолжает развиваться, принося на сцену многочисленные авангардные художественные движения. Художники, которые хотят выделиться, ищут нетрадиционные художественные среды, которые выражают их эстетические принципы и бросают вызов глубоко укоренившимся определениям изобразительного искусства.
Искусство смешанной техники основано на идее, что вы можете использовать все и вся для создания удивительного произведения искусства. Пикассо и Брак первыми использовали различные материалы и предметы повседневного обихода для создания инстинктивных коллажей как удивительных примеров искусства смешанной техники.
- Коллажи — это произведения искусства, которые вы создаете, комбинируя различные материалы, такие как бумага, ткань, вырезки из газет и предметы повседневного обихода, для создания уникальных произведений искусства. Вы даже можете создать цифровой коллаж из произведений искусства в Интернете.
- Assemblage — это трехмерная версия искусства смешанной техники, созданная путем размещения различных объектов и материалов на определенной поверхности. Такие художники, как Джаспер Джонс и Роберт Раушенберг, восприняли это как антиэстетический подход к созданию искусства сборки, которое стало широко использоваться в 1950-х и 1960-х годах.
- Найденные объекты — это форма смешанной техники, в которой художники используют повседневные предметы и превращают их в произведения искусства, помещая их в определенную художественную концепцию.
- Измененные книги Техника подразумевает физическое изменение книги и ее использование в качестве средства художественного творчества. Вы можете вырезать страницы из книги, чтобы изменить ее, или можете использовать вырезанные страницы как материал для отдельных иллюстраций.
- Художественный журнал представляет собой способ обогатить ваши записи о различных событиях, воспоминаниях и мыслях, добавив к ним художественного акцента. Вы можете использовать широкий спектр художественных концепций и техник в журнале смешанного искусства или вы можете активизировать свою игру и начать со смешанного ведения журнала, также называемого нежелательным журналом.Эта версия ведения художественного журнала включает в себя различные предметы, такие как открытки, билеты на концерты, ленту васи, декоративную бумагу или изображения из журналов. Вы можете использовать различные переработанные предметы в качестве подсказок художественного журнала. Вы можете начать с ведения журнала о цифровом искусстве, если вы страстный поклонник цифровых технологий и изучаете широкие возможности применения технологий в создании искусства.
Фотография как искусство
С момента своего изобретения фотография оказала значительное влияние на то, как люди воспринимают историю и повседневную жизнь.Эта мощная среда сохранила некоторые захватывающие моменты времени, чтобы отметить периоды революционных социальных изменений.
Развитие технологий предоставило людям множество возможностей для выражения своих художественных принципов с помощью фотографии. Художники имеют возможность повлиять на окончательную презентацию, выбирая различные камеры, объективы или пленки и задавая параметры кадрирования и времени, прежде чем они сделают снимок. Фотографическое оборудование и методы, используемые в творческом процессе, во многом зависят от предмета, тона и оригинального впечатления, которое художник хочет достичь своей работой.Например, художники-портретисты, которые сосредоточены на съемке отдельных объектов, предпочтут более крупные камеры с малой глубиной резкости, чтобы сохранить фокус на объекте. Пейзажные фотографы выберут совершенно противоположную камеру и технику.
То же самое касается работы с черным и белым, а не с цветами. Черно-белая фотография оставляет неизгладимое впечатление, выделяя линии, текстуру и тон.
- Документальная фотография направлена на то, чтобы запечатлеть важные моменты истории или повседневной жизни, которые будут точно изображать эпоху.Этот вид фотографии тесно связан с фотожурналистикой и играет важную роль в освещении острых социальных проблем.
- Пейзаж возникла из пейзажной живописи. Здесь фотографы сосредотачиваются на окружающей среде, фотографируют природные и городские окрестности и используют методы кадрирования и кадрирования для создания необычных композиций.
- Портретная фотография существует с момента изобретения дагерротипа. Этот художественный стиль фотографии заменил портретную живопись как гораздо более быстрый и доступный способ запечатлеть чье-то изображение.Технический прогресс позволил художественным фотографам выйти на улицу и использовать естественное окружение и свет для создания завораживающих портретов.
- Фотография обнаженной натуры восходит к изобретению этой художественной среды, и фотографы обнаженной натуры изначально хотели вызвать классический идеал красоты, изображая своих героев как нимф или древних героев. В отличие от этого, обнаженные авангардисты представляли человеческое тело как независимую сущность, свободную от всех условностей искусства.
- Цифровая фотография появилась с развитием цифровых технологий, предлагая множество новых возможностей для создания фантастических произведений искусства.Теперь фотографы могут создавать, редактировать и ретушировать свои работы с помощью передовых программ и приложений.
Artist Refik Anadol использует большие коллекции данных и алгоритмы машинного обучения для создания завораживающих и динамичных инсталляций. | Автор Wired на YouTube
Передовые технологии позволяют создавать необычные художественные материалы
Это время беспрецедентного прогресса в цифровых технологиях. Идея использования новых компьютерных технологий в создании искусства появилась в шестидесятых годах, когда появились первые образцы цифрового искусства. Позже некоторые энтузиасты техники и искусства начали использовать цифровые технологии в своих художественных инсталляциях. Но революционным событием, открывшим новые миры для цифровых художников, стало появление и расцвет Интернета в девяностые годы. Это позволило художникам создать свое искусство и представить его мировой аудитории с помощью различных платформ социальных сетей.
В настоящее время на сцене современного искусства наблюдается бум художников, которые включают инновации цифровых технологий в свои художественные инсталляции, чтобы выразить свою озабоченность по поводу значительных проблем.Некоторые художники используют лазеры для создания фантастических мультимедийных проектов, представляющих идеальное сочетание света и звука. Другие используют 3D-принтеры для воплощения своих художественных идей и создания незабываемых художественных представлений. Таким образом, передовые технологии заново изобретают художественную сцену, вводя необычные художественные среды в качестве средств художественного выражения.
Заключительные слова
Мы составили это полное руководство по различным средам, которые вы можете использовать при создании своего искусства, чтобы представить краткий обзор различных средств искусства на протяжении всей истории искусства.Мы также сосредоточились на важных вопросах, на которые вам нужно ответить, прежде чем вы начнете поиск идеального носителя для ваших работ. Делаете ли вы свои первые шаги в мире искусства или являетесь опытным художником, ищущим новое художественное выражение, вам нужно мудро выбирать среду.
Материалы, которые вы будете использовать для создания произведений искусства, должны отражать вашу уникальную идею и оригинальное послание, которое вы хотите передать миру. Кроме того, убедитесь, что вы используете материалы, с которыми вам нравится работать, потому что создание произведений искусства должно приносить радость и удовлетворение художнику, а не заставлять его постоянно бороться.Имея это в виду, вы можете выбрать художественную среду, которая будет соответствовать вашей художественной идентичности.
Как быть художником
Проведите 47 дней в мире искусства с Seen.
Джерри Зальц, искусствовед Нью-Йорк , в роли Сальвадора Дали, по фотографии Филиппа Халсмана. Фото: фото Марвина Ореллана.Фотоиллюстрация Джо Дэрроу.
Искусство для всех. Это не для всех. Я знаю это интуитивно, как потенциальный артист, который выгорел. Я писал об этом в прошлом году, и с тех пор меня беспокоят — каждую лекцию, которую я читаю, каждую галерею, в которую я заглядываю, кто-то спрашивает у меня совета. На самом деле они спрашивают: «Как я могу быть художником?»
vulture.com/_components/clay-paragraph/instances/cjoyqx3g500as3a624qkzhi40@published» data-word-count=»78″> Когда в прошлом месяце Бэнкси натянул раму, чтобы разрезать картину, как раз тогда, когда она была продана с аукциона, я почти слышал шепот: «Это искусство?» Этой осенью крупнейшим музейным событием Нью-Йорка станет ретроспектива Энди Уорхола, представленная Уитни, — образцового самодельного художника, который создал все, что угодно, искусство и сам себя.Сегодня мы все дети Энди, особенно в эпоху Instagram, который научил всех мыслить визуально и смотреть на нашу обычную жизнь как на корм для эстетических результатов.Как перейти от этого к созданию настоящего искусства, великого искусства? Нет особого пути; у каждого свой путь. Тем не менее, с годами я обнаружил, что даю одни и те же советы. Большинство из них были просто почерпнуты, глядя на искусство, а затем еще раз. Другие люди, слушающие артистов, рассказывают о своей работе и своих трудностях.(Все нарциссы.) Я даже украл пару у своей жены.
Есть 33 правила — и они действительно все, что вам нужно знать, чтобы зарабатывать на себе жизнь в искусстве. Или 34, если считать «Всегда будь милым, щедрым, открытым с другими и береги свои зубы». И № 35: «Подделывайте это, пока не сделаете это».
Пять уроков, прежде чем вы начнете.
Энди Уорхол, на основе Автопортрет (1986).Фото-иллюстрация: Джон Риттер для журнала New York . Источник фото: Марвин Орельяна.
Понятно. Занятия искусством могут быть унизительными, пугающими, заставлять вас чувствовать себя грязными, незащищенными, как будто вы впервые разделились перед кем-то другим. Вы часто рассказываете о себе то, что другим может показаться ужасным, странным, скучным или глупым. Люди могут подумать, что вы ненормальный или взломщик. Отлично. Когда я работаю, меня тошнит от мыслей вроде . Ничего из этого не годится.Это не имеет никакого смысла. Но искусство не должно иметь смысла. Это даже не должно быть хорошо. Так что не беспокойтесь о том, чтобы быть умным и перестать быть «хорошим».
Луиза Буржуа в 1975 году. Фото: Марк Сеттедукати, © The Easton Foundation / VAGA в Обществе прав художников (ARS), Нью-Йорк.
Аминь, Луиза. Не поддавайтесь обузданию чужих определений навыков или красоты и не попадайтесь в рамки того, что считается высоким или низким.Не оставайтесь на своей полосе. Рисунок внутри линий — младенцам; складывать вещи и быть правыми — это для бухгалтеров. Мастерство и ловкость зависят от того, что вы с ними делаете. Но также помните, что то, что это ваша история, не означает, что вы имеете право на аудиторию. Вы должны это заработать. Не пытайтесь сделать это с большим отдельным проектом. Делайте маленькие шажки. И радуйся маленьким шажкам.
Фото: Зохар Лазар / Джейсон М.Келли
Мы все начинаем как подражатели, люди, которые подделывают чужие работы. Отлично! Сделай это. Однако, когда вы это сделаете, сосредоточьтесь, начните чувствовать возможность сделать все это своими собственными — даже когда идеи, инструменты и ходы исходят от других художников. Каждый раз, когда вы что-то делаете, представляйте себя входящим на гигантский стадион, наполненный идеями, путями, способами, средствами и материалами. И возможности. Сделайте это своими. Теперь это твой дом.
Это о делах и опыте.
Никто не спрашивает, что имел в виду Моцарт. Или индийская рага, или маленький трогательный танец Фреда Астера и Джинджер Роджерс под «Щеку к щеке» в цилиндре Top Hat. Забудьте о том, чтобы делать вещи понятными. Я не знаю, что имеет в виду Абба, но мне это нравится. Воображение — ваше кредо; сентиментальность и отсутствие чувства врага. Все искусство происходит от любви — любви к чему-то.
Даже в психиатрической больнице Яёи Кусама плодовит.Фото: Джереми Саттон-Хибберт / Getty Images
Сестра Корита Кент сказала: «Единственное правило — это работа. Если вы будете работать, это к чему-то приведет. Люди, которые постоянно делают всю работу, в конечном итоге зацепляются за что-то ».
Я всеми способами пытался избавиться от блокирования работы или страха перед работой или неудачей. Есть только один метод, который работает: работать. И продолжай работать.
Все известные мне художники и писатели утверждают, что работают во сне. Я делаю все время. Как известно, Джаспер Джонс сказал: «Однажды ночью мне приснилось, что я нарисовал большой американский флаг, а на следующее утро я встал, пошел и купил материалы, чтобы начать это». Сколько раз вы мечтали о карьере и не обращали на нее внимания? Неважно, насколько вы напуганы; все напуганы. Работа. Работа — единственное, что снимает проклятие страха.
Инструкция для студии.
Фрида Кало, по мотивам автопортрета , посвященного докторуEloesser (1940). Фото: Марвин Орельяна. Фото-иллюстрация: Джо Дэрроу для журнала New York .
Не беспокойтесь о рисовании. Просто делайте отметки. Скажите себе, что вы просто рисуете диаграммы, играете, экспериментируете, видите, что на что похоже. Если вы умеете писать, вы уже умеете рисовать ; у вас уже есть собственная форма, стиль создания букв и цифр и специальные каракули. Это тоже формы рисования. Когда вы делаете отметки и рисуете, обращайте внимание на все физические отклики, которые вы получаете от руки, запястья, руки, ушей, обоняния и осязания.Сколько времени может пройти ваша отметка, прежде чем вам понадобится поднять карандаш и сделать другую отметку? Сделайте эти отметки короче или длиннее. Измените способ их изготовления, оберните пальцы тканью, чтобы изменить прикосновение, попробуйте другую руку, чтобы увидеть, что она делает. Все это вам что-то говорит. Успокойтесь внутри себя и обращайте внимание на все, что вы переживаете. Не считаю хорошим, или плохим. Думай полезным, приятным, странным. Скрывайте секреты в своей работе.Танцуйте с этими переживаниями, сотрудничайте с ними. Они лидеры; Вы выполните. Скоро вы тоже будете придумывать шаги, делать визуальные калипсы самостоятельно — неуклюже, неловко или нет. Какая разница? Вы будете танцевать под музыку искусства.
Всегда носите с собой альбом для рисования. Накройте лист бумаги размером один на один фут отметками. Но не просто заполняйте всю страницу от границы до границы, от края до края. (Слишком просто.) Подумайте о том, какие формы, формы, структуры, конфигурации, детали, развертки, наращивания, рассредоточения и композиции вам нравятся.
vulture.com/_components/clay-paragraph/instances/cjoyqx3gd00bg3a62xx3nabvz@published» data-word-count=»85″> Теперь проделайте это на другой поверхности, любой поверхности, чтобы знать, какой материал вам нравится. Рисуйте на камнях, металле, поролоне, кофейных чашках, этикетках, тротуаре, стенах, растениях, ткани, дереве и т. Д. Просто делайте отметки; украсить эти поверхности. Не беспокойтесь о том, чтобы делать больше. Все искусство является формой украшения . Теперь спросите кого-нибудь, какие идеи приходят в голову, когда они смотрят на то, что вы сделали. Они только что рассказали вам больше о том, что вы уже сделали. Если другой человек видит это в вашей работе, значит, он есть.Затем нарисуйте квадратный фут перед собой. Это может быть плотно, свободно, абстрактно, реалистично. Это способ увидеть, как вы видите объекты, текстуры, поверхности, формы, свет, тьму, атмосферу и узоры. Он говорит вам, что вы упустили из виду. Это будет ваш первый шедевр . Теперь нарисуйте такой же квадратный фут с другой стороны. Вы уже становитесь намного лучше воспринимающей машиной и даже не подозреваете об этом.
Например, в метро, в ожидании или сидя, потренируйтесь рисовать своими руками.Много рук на одной странице, руки над другими руками. Руки других людей, если хотите. Вы можете нарисовать и другие части тела, которые видите. Но вы должны посмотреть, а затем описать карандашом или ручкой то, что вы видите. Не придумывай! Зеркала подойдут, даже если вы хотите рисовать только там, где щека переходит в рот. Играйте с разными масштабами, делайте вещи больше, меньше, извилистые.
Упражнение: забудьте о гении и развивайте некоторые навыки
Я думаю, что всем художникам следует:
• Построить глиняный горшок.
• Сшейте кусочки ткани вместе.
• Обрезать дерево.
• Изготовить деревянную чашу на токарном станке по резьбе.
• Сделайте литографию, гравюру или ксилографию.
• Сделайте одну хоккейную картину в стиле Дали или небольшую световую инсталляцию Кусама, чтобы извлечь это из вашей системы.
Теперь вы обладаете древними тайными знаниями.
Художественное мастерство не имеет ничего общего с техническим мастерством, миметической точностью или так называемым хорошим рисунком. У каждого великого художника есть свое определение мастерства. Если хотите, займитесь рисованием; научитесь рисовать «как мастера». Все равно придется делать это оригинально. Поллок не умел рисовать реалистично, но на какое-то время он делал удары краской по холсту сверху, что было самым ценным навыком в мире искусства. Вы можете сделать то же самое — ваше умение будет тем, чем вы занимаетесь, по-другому.
Производный ранний рисунок Пита Мондриана.
И его совершенно неквалифицированная, но безумно умелая зрелая работа. Фото: ФОТО 12 / UIG через Getty Images
Что это значит? Объект должен выражать идеи ; искусство должно содержать эмоции. И эти идеи и чувства должны быть легкими для понимания — сложными или нет.
В наши дни художник может выставить полностью коричневую картину с длинным текстом на стене, информирующим нас о том, что художник привез холст в Косово, недалеко от места сербской резни 1990-х годов, и в течение двух часов втирал грязь на холст, с завязанными глазами, чтобы отметить убийство.Недавно, когда я рассматривал скучные черно-белые фотографии облаков в небе, ко мне боком подошел галерист и серьезно высказался: «Это фотографии облаков над Фергюсоном, штат Миссури, в знак протеста против насилия со стороны полиции». Я начал кричать: «Нет! Это просто тупые картинки с облаками, не имеющие ничего общего ни с чем ».
Фонтан Дюшана — это произведение искусства или идея? Оба!
vulture.com/_components/clay-paragraph/instances/cjoyqx3gf00bt3a62q8q5l4oe@published» data-word-count=»49″> Есть другой способ.Зимой 1917 года 29-летний Марсель Дюшан купил писсуар на заводе J.L. Mott Iron Works на Пятой авеню, перевернул его на бок и подписал «R. Mutt 1917 », назвал его« Фонтан »и представил на выставку Общества независимых художников без участия жюри.Фонтан — эстетический эквивалент Слова, ставшего плотью, объект, который также является идеей — что все может быть произведением искусства. Сегодня его называют самым влиятельным произведением искусства 20 века.
Этот проект встраивания мысли в материал, чтобы изменить наше представление о мире, — не только новое развитие. Когда мы видим наскальные рисунки, мы видим одну из самых продвинутых и сложных визуальных операционных систем, когда-либо созданных нашим видом. Создатели произведения хотели изобразить в реальном мире то, что было у них в голове, и сделать эту информацию доступной для чтения другим. Это длилось десятки тысяч лет. Имея это в виду…
Упражнение: построение тотема жизни
Используя любой материал на любой поверхности, сделайте или нарисуйте или визуализируйте четырехфутовый тотемный столб своей жизни.С помощью этого тотема мы сможем узнать о вас кое-что, кроме того, как вы выглядите или сколько у вас братьев и сестер. Включите все, что хотите: слова, буквы, карты, фотографии, предметы, знаки. Это займет не больше недели. Через неделю все будет готово. Период. А теперь покажите это тому, кто вас плохо знает. Скажите им только: «Это тотемный столб моей жизни до сих пор». Это все. Неважно, нравится ли это им. Попросите их рассказать вам, что это значит для вашей жизни. Никаких подсказок. Слушайте, что вам говорят.
Тогда преувеличивайте.
Фото: © Поместье Филипа Густона, любезно предоставлено имением и Hauser & Wirth. Фотография Женевьев Хэнсон.
Филип Гастон был типичным парнем из AbEx.Затем он стал Филипом Густоном. Фото: © Поместье Филипа Густона, любезно предоставлено имением и Hauser & Wirth. Фотография Женевьев Хэнсон.
Если кто-то говорит, что ваша работа похожа на чужую и вам следует прекратить ее делать, я говорю , не прекращайте ее . Сделай это снова. Сделайте это 100 или 1000 раз. Затем спросите друга-художника, которому вы доверяете, не слишком ли похожи ваши работы на работы другого человека. Если он все еще слишком похож на чужой, попробуйте другой путь.
Представьте себе ужас, который, должно быть, испытал Филип Гастон, когда он последовал своему собственному голосу и превратился из первоклассного абстрактного экспрессиониста в 1950-х годах в рисование неуклюжих мультяшных фигурок, курящих сигары, разъезжающих в кабриолетах и одетых в капюшоны KKK! За это его почти избегали. Он все равно следил за своим голосом. Эта работа сейчас является одной из самых почитаемых за весь период. Во время простоя…
Упражнение: археология
Составьте указатель, генеалогическое древо, диаграмму или диаграмму того, что вам интересно. Все, все: визуальное, физическое, духовное, сексуальное. Свободное время, хобби, еда, здания, аэропорты, все. Каждая книга, фильм, веб-сайт и т. Д. Все это саморазоблачение может быть пугающим, пугающим. Но твой голос здесь. Это станет ресурсом и записью, к которым можно будет вернуться и добавить на всю оставшуюся жизнь.
У меня в голове какая-то Афинская школа . Команда соперников, друзей, известных людей влияет живыми и мертвыми. Они все смотрят мне через плечо, пока я работаю; ни один из них не подлый.Все делают наблюдения, рекомендации и т. Д. Я много пользуюсь музыкой. Думаю, Ладно, давайте начнем с настоящего момента! Как Бетховен. Или Барбара Крюгер в моей голове говорит: Сделайте это предложение коротким, резким, декларативным, агрессивным. Led Zeppelin перекликается с, Попробуйте здесь волосатый эксперимент; пусть все это покажет. Все сиенские картины, которые я когда-либо видел, умоляют меня, Сделайте это красивым. Д. Х. Лоуренс стучит по столу, Александр Поуп заставляет меня взять себя в руки, Уоллес Стивенс слушает мой язык и рекомендует слова, Уитмен подталкивает меня, мой внутренний Мелвилл становится грандиозным, а Пруст побуждает меня делать больше и более длинные предложения, пока они почти не рвутся, и мой редактор разрезает их на восьмые или сокращает их до одной.(Писателям нужны редакторы. Без исключений.) Эти голоса всегда будут рядом, когда станет трудно.
Это наверное ты.
Упражнение: составьте список произведений искусства
Составьте список из трех художников, чьи работы вы презираете. Составьте список из пяти вещей о каждом артисте, которые вам не нравятся; быть как можно более конкретным. Часто в том, что делают эти артисты, есть что-то, чем вы делитесь. Действительно подумайте об этом.
Клас Ольденбург со своим Floor Cone в 1963 году.Фото: любезно предоставлено Oldenburg van Bruggen Studio, © 1962 Claes Oldenburg
Жизнь — это ваша программа: собирайте отовсюду.
Энди Уорхол сказал: «Мне всегда нравится работать над… вещами, от которых отказались, и все знали, что они бесполезны». Он также понимал, что «универмаги станут музеями», что означает, что оптическая информация может поступать отовсюду, даже из пакета Celestial Seasonings.
Оригинальность не умерла как раз вовремя, чтобы вы и ваше поколение настаивали на том, что ее больше не существует. Тебе просто нужно его найти. Вы можете сделать это, ища пропущенные периоды истории искусства, нелюбимые и дискредитированные стили, а также забытые идеи, образы и объекты. Затем проработайте их в своем собственном искусстве 100 или 1000 раз.
Это самая интересная часть.
Хорошо, это звучит нелепо, но позовите свою собаку, и она подойдет прямо к вам, кладет голову вам на колени, слюнявит, виляет хвостом: чудесное прямое общение с другим видом . А теперь позови свою кошку. Он может взглянуть вверх, немного подергиваться, возможно, подойти к дивану, потереться о него, сделать один круг и снова лечь. Что я говорю?
Наблюдая за реакцией кота, вы видите нечто очень похожее на то, как общаются художники.
Кот не заинтересован в прямом общении. Кошка ставит между вами и собой третью вещь и связывается с вами через эту третью вещь. Кошки общаются абстрактно, косвенно. Как говорит Кэрол Боув: «Нельзя просто подойти к красавице и поцеловать ее в губы!» Художники — кошки.(А пасти их нельзя.)
Искусство что-то делает.
Картины из песка навахо также являются просьбой к богам. Фото: Джеффри Клементс / Corbis / VCG через Getty Images
За последние 100 лет или около того искусство стало в основном тем, на что мы смотрим в чистых, белых, хорошо освещенных художественных галереях и музеях.Таким образом, искусство было ограничено, сделалось пассивным: еще одна достопримечательность, которую нужно увидеть, сфотографировать перед ней и оттуда уйти.
Но почти на протяжении всей своей истории искусство было глаголом, чем-то, что делает что-то для вас или для вас, что заставляет вещи происходить. Считается, что святые мощи в церквях по всему миру исцеляют. Искусство ушло на войну; сделано, чтобы защитить нас, проклясть соседа, убить кого-нибудь; помогли забеременеть или предотвратить беременность. Есть огромные, красивые, разноцветные, замысловатые рисунки на песке навахо, используемые на церемониях, чтобы просить богов о помощи.Мы не видим глаз, нарисованных на египетских саркофагах; они там, чтобы преданный мог наблюдать. Картины внутри гробниц должны были быть увидены только существами загробной жизни.
Вы когда-нибудь плакали перед произведением искусства? Запишите шесть вещей, которые заставили вас плакать. Прикрепите список к стене студии. Для вас это волшебные абракадабры.
Один из самых важных уроков!
Это картина о папе или безумии? Фото: © Поместье Фрэнсиса Бэкона. Все права защищены, DACS / ARTIMAGE 2018
Сюжет «Этюд по мотивам портрета Папы Иннокентия» Фрэнсиса Бэкона в 1953 г. X — это папа, сидящий мужчина в прозрачной коробке. Это оно. Контент может быть протестом или обвинением в религии. Это может быть клаустрофобия, истерия или безумие религии или цивилизации.
Сюжет картины « Давид » Микеланджело — стоящий мужчина с пращой. Содержание могло быть изяществом, красотой — ему было всего 17, если вы понимаете, что я имею в виду — задумчивость, физическое осознание, вневременность, вечные вещи, форма совершенства, уязвимость.Это содержание Высокого Возрождения. Картина Бернини « Давид», созданная через 120 лет спустя, — это барокко, наполненное действием и драматизмом.
Когда вы смотрите на искусство, делает предмет первым, что вы видите, — а затем перестаньте его видеть.
Содержание « Давида » Микеланджело — это красота. Фото: CM Dixon / Print Collector / Getty Images
Попробуйте найти содержание на картине Роберта Раймана, который с 1950-х годов делал почти полностью белые работы.Спросите, какие идеи у Раймана (или любого художника) и каково его отношение к рисованию, поверхности, внутреннему масштабу (то есть мазки кисти какого размера были использованы в работе), к цвету. Что для Раймана белое? Отметьте дату: 1960 год. Зачем тогда он написал эту картину? Было бы это похоже на другое искусство в то время? Как бы все было иначе? Спросите себя, что еще производилось тогда. Как работа висит на стене? Это в рамке? Носилки или поверхность толстая, тонкая, близко к стене? Чем это похоже или непохоже на другие почти монохромные работы Эллсуорта Келли, Барнетта Ньюмана, Агнес Мартин или Эда Рейнхардта? Поверхность чувственная или интеллектуальная? Художник хочет, чтобы вы видели работу сразу или по частям? Некоторые части важнее других? Считается ли, что каждая часть поверхности одинаково важна? Что художник думает о ремесле и мастерстве? Как вы думаете, этот художник любит рисовать или пытается писать против него? Это антиискусство? Как Райман относится к материалам, инструментам и маркировке? Как вы думаете, как он работал? Насколько он может быть оригинальным или новаторским? Почему это должно быть в музее? Почему бы ему не быть в музее? Хотели бы вы с этим жить? Почему или почему нет? Почему вы думаете, что картина такого размера? А теперь попробуйте Фриду Кало.
Упражнение: сравните эти восемь обнаженных девушек
Забудьте о предмете — что на самом деле каждая из этих картин говорит о ?
Рокби Венера , Диего Веласкес, 1647 год. Фото: Art Media / Print Collector / Getty Images
Обнаженная Майя , Франсиско Гойя, 1797–1800.Фото: Buyenlarge / Getty Images
Олимпия , Эдуард Мане, 1863 г.
Дух мертвых хранит часы , Поль Гоген, 1892.
Голубая обнаженная , Анри Матисс, 1907 год.
Модель (Обнаженный автопортрет) , Флорин Штеттхаймер, 1915.
Imperial Nude: Пол Розано , Сильвия Слей, 1977. Фото: © Поместье Сильвии С. Алловей
Beachbody , Джоан Семмель, 1985.Фото: предоставлено Alexander Gray Associates, Нью-Йорк © 2018 Joan Semmel / Artists Rights Society (ARS), Нью-Йорк
Критики видят, отступая, приближаясь, делая шаг вперед и назад; смотреть на все шоу, сравнивать одну работу с другой; рассмотрение прошлых работ художника, оценка развития, повторов, регрессов, неудач, отсутствия оригинальности; пр.
Художники видят совсем по-другому: они очень близко подходят к работе; осматривают каждую деталь, ее текстуры, материалы, макияж; они касаются его, смотрят на края и вокруг задней части объекта.
Чем занимаются художники? Они скажут: «Посмотрите, как это делается». Я бы сказал, «Воровство».
Украсть можно что угодно. Вам следует! Ты лучше! Плохое искусство учит вас так же, как и хорошее искусство. Может больше! Великое искусство часто бывает врагом хорошего; это не оставляет вам достаточно места для воровства.
Это потому, что это сделано кем-то .
И не беспокойтесь о том, чтобы быть достаточно «политическим»: Казимир Малевич рисовал квадраты во время Первой мировой войны; Марк Ротко делал нечеткие квадраты во время Второй мировой войны; Агнес Мартин рисовала сетки на холсте во время войны во Вьетнаме.Всякое искусство — это исповедь, более или менее косвенная.
Художники, утверждающие, что искусство должно быть полезным для нас, также должны видеть, что существует столько же способов, как искусство быть «полезным для нас», как и произведения искусства.
Никогда не забывайте, что все искусство создавалось художниками для своего времени и в ответ на него. Это сделает вас менее циничным и замкнутым, а также более понимающим и открытым для всего, что вы когда-либо видели. Пожалуйста, сделайте это! Это относится ко всем нам.
Путеводитель по змеиной яме.
Элис Нил в своей неотапливаемой домашней студии, 1979 год. Фото: Фред В. Макдарра / Getty Images
Несмотря на то, что все, что мы видим в мире искусства в наши дни, — это астрономические цены, блеск, гламур и поведение наркоманов, помните, что только один процент из одного процента всех художников становятся богатыми благодаря своим работам. Вы можете чувствовать, что вас не замечают, недооценивают и вам недоплачивают.Печалька. Перестаньте жалеть себя; ты делаешь это не поэтому.
Но будьте осторожны. Типичные ответы — деньги, счастье, свобода, «делаю то, что хочу», наличие сообщества художников, возможность видеть, что я делаю.
Но… если вы выйдете замуж за богатого человека и у вас будет много денег, удовлетворились бы вы только деньгами? Кроме того, в Subway продается много бутербродов, но это не делает их хорошими.
Как насчет того, чтобы быть «счастливым»? Не будь глупым! Многие успешные люди несчастны.И многие счастливые люди не добиваются успеха. Я «успешен», и я все время сбит с толку, напуган, неуверен в себе и неуверен. Успех и счастье живут по разные стороны дорожек.
Вы хотите истинное определение успеха? Лучшее определение успеха — это время — время заниматься своей работой.
Как вы будете находить время, если у вас нет денег? Вы будете работать полный рабочий день долгое время. Вы будете долгое время из-за этого впадать в депрессию — обиду, разочарование, зависть.Извините, это так.
Но ты хитрый, находчивый художник! Вскоре вы поймете, как работать только четыре дня в неделю; вы начинаете немного меньше впадать в депрессию. Но затем, в воскресенье вечером, вы снова впадаете в депрессию, возвращаясь к работе, которую вы ведете в никуда, которая все еще отнимает у вас слишком много времени.
Но вы действительно хитрые и находчивые; для вас это вопрос жизни и смерти. В конце концов — а это касается почти 80 процентов художников, которых я когда-либо знал — вы обманываете способ работать только три дня в неделю. Вы можете работать в галерее; для художника или музея; учителем, искусствоведом, арт-куратором, бухгалтером, корректором, кем угодно.
Теперь вы больше не в депрессии: У вас есть время заняться своей работой и больше проводить время; вы теперь первая мера успеха. А теперь приступай к работе. Или перестань быть художником.
Сколько именно? Давайте посчитаем.
Дилеры? Вам нужен только один дилер — тот, кто верит в вас, поддерживает вас эмоционально, своевременно платит, не играет в слишком много интеллектуальных игр; кто будет честен с вами в отношении вашего дерьмового или великого искусства, кто сделает все возможное, чтобы распространить вашу работу и попытаться заработать на этом деньги.Этот дилер не обязательно должен быть в Нью-Йорке.
Коллекторы? Вам нужно всего пять или шесть коллекционеров, которые будут покупать ваши работы время от времени и на протяжении многих лет, которые действительно понимают то, что вы делаете, которые готовы пройти через взлеты и падения, которые не говорят: « Сделайте их такими, как . ”Каждый из этих шести коллекционеров может поговорить с шестью другими коллекционерами о вашей работе. Даже если у вас всего шесть коллекционеров, этого достаточно, чтобы заработать достаточно денег, чтобы иметь достаточно времени для работы.
Критики? Было бы неплохо иметь двух или целых трех критиков, которые, кажется, понимают то, что вы делаете. Было бы лучше, если бы эти критики были из вашего поколения, а не придурки вроде меня.
Кураторы? Было бы неплохо иметь одного-двух кураторов вашего поколения или чуть старше, которые время от времени приглашали бы вас на выставки.
Вот и все! Двенадцать человек. Конечно же, ваше дерьмовое искусство может обмануть 12 глупых людей! Я видел, как это делалось только с тремя или четырьмя сторонниками.Я видел, как это было сделано с одним!
В 1957 году галерист Лео Кастелли обнаружил Джаспера Джонса во время посещения мастерской Роберта Раушенберга. Кастелли сразу же предложил Джонсу свою первую персональную выставку. Именно там Альфред Барр, директор-основатель нью-йоркского музея современного искусства, купил три работы. Дополнительные работы были куплены Филипом Джонсоном и Бертоном и Эмили Холл Тремейн. Еще до того, как шоу началось, исполнительный редактор Томас Хесс поместил Джонса на обложку ARTnews.
В 1993 году прорыв Элизабет Пейтон в Нью-Йорке был организован дилером Гэвином Брауном в номере 828 отеля Chelsea. Посетители просили ключ от номера на стойке регистрации. Они поднялись наверх, отперли дверь и вошли в небольшую однокомнатную квартиру, выходящую на 23-ю улицу. Там они увидели 21 черно-белый рисунок, выполненный углем и тушью, от малого до среднего, с изображением модников, Наполеона, королевы Елизаветы II, Людвига II и других. Любая работа могла быть украдена; никого не было. С тех пор у Пейтона были музейные выставки по всему миру; ее работы продаются почти за миллион долларов.Согласно бухгалтерской книге отеля, после открытия шоу посмотрели всего 38 человек. Это не займет много времени.
Я не могу приукрашивать следующую часть: одни люди связаны лучше, чем другие. Они добираются до 12 быстрее. В мире искусства полно таких привилегированных людей. Вы можете их ненавидеть. Я делаю. Это несправедливо и несправедливо, и все еще действует в отношении женщин и художников цвета, особенно, не говоря уже о художниках старше 40 лет. Это нужно изменить и изменить. Всем нами.
Когда дело доходит до высказываний артистов, будь простым и глупым.
Не используйте художественный жаргон; пиши своим голосом, пиши, как говоришь. Не пытайтесь писать умно. Сделайте свое заявление прямым, ясным и по существу. Не возражайте против таких больших понятий, как «природа» и «культура». Не используйте такие слова, как : опрашивать, реконцептуализировать, деконструировать, символизировать, трансцендентальный, мистический, товарная культура, пороговое пространство, или тактильно. Не цитируйте Фуко, Делёза, Деррида. Эти ребята молодцы. Но не цитируйте их. Придумайте свою собственную теорию.Люди, которые заявляют, что ненавидят или не имеют теории: это ваша теория, идиоты!
Трудно писать о важных вещах. Так оно и есть. Смирись с этим. И если говорить претенциозно, не говори этого.
Упражнение: Заявление художника
Напишите простое описание своей работы, состоящее из 100–150 слов; отдай его тому, кто не разбирается в твоей работе. Попросите их рассказать вам, как, по их мнению, выглядит ваша работа. Обратите внимание на различия.
Два совета:
( A ) Не делайте написания большого дела.Просто напиши, большой ребенок! Вы уже умеете писать.
( B ) Никогда не говорите просто: «Скажи мне, что это». Это напыщенная чушь. Когда дело доходит до вашей работы, вы лучший авторитет.
Психические стратегии борьбы с уродством (внутри и снаружи).
Жан-Мишель Баския и Франческо Клементе, 1986 год.Фото: Патрик Макмаллан / Getty Images
Не ложитесь спать допоздна каждую ночь с другими артистами вашего возраста. Приходи. Ходите на открытия, мероприятия, вечеринки, где бы вас ни было больше двух.
Художники должны постоянно общаться с себе подобными. Из этого правила нет исключений, даже если вы живете «в лесу». Желательно общаться лично, но онлайн более чем нормально. Неважно, где вы живете: большой город, маленький город, маленький городок.Вы будете вместе бороться и любить; вы вместе разовьете новые языки и дадите друг другу утешение, общение и силы, чтобы продолжить. Так вы измените мир — и свое искусство.
Чтобы обезопасить себя, создают небольшие банды. Защищайте друг друга несмотря ни на что; эта банда позволит всем вам выйти и захватить части мира. Спорите, спите, любите, ненавидьте, надоедайте своим товарищам по банде. Что бы ни случилось, вы нужны друг другу — пока.Защитите самого слабого артиста в своей банде, потому что в банде есть люди, которые думают, что вы слабый.
Мане: Непостижимо вульгарно?
В 1956 году «после тщательного рассмотрения» Музей современного искусства отклонил рисунок обуви Уорхола, который он передал музею. Моне на долгие годы отказался от выставок в Парижском салоне. Произведение Мане и Курбе было отвергнуто как скандальное, сенсационное, уродливое. Говорят, что картины Мане демонстрируют «немыслимую пошлость». Мане не хотел показываться с Сезанном, потому что считал и вульгарным.
Самая известная и первая книга Стивена Кинга , Carrie, отклонялась 30 раз. Кинг выбросил первые страницы книги. Его жена перерыла мусор, спасла их и убедила его продолжать писать.
The Beatles были отклонены Decca Records, которая считала, что «гитарные группы уходят» и «у Beatles нет будущего в шоу-бизнесе.”
Но не игнорируйте критику. Вместо этого сохраните письма с отказом; приклейте их к стене. Они побуждают доказывать неправоту. Вы можете быть Ахавом в отношении этих плохих отзывов, но не позволяйте им пренебрегать ими; они не определяют вас.
Гораздо сложнее: признать, что в любой критике может быть доля правды, что вы сделали то, что позволило этому человеку сказать то, что было сказано. Вы могли опередить свое время, но человек этого не заметил. Или, может быть, вы делаете что-то неуместное, позволяющее им не ценить вашу работу, или вы не нашли способ заставить свою работу говорить с людьми, с которыми вы хотите, чтобы она говорила.Это все на тебе.
В общем, вы должны быть открыты для критики, но при этом развивать шкуру слона. И помните, что ничто, что вам говорят о вашей работе, не может быть хуже того, что вы уже думали и говорили себе 100 раз.
Я всегда говорю всем, кто меня критикует: «Возможно, ты прав». У него приятная двойная грань, которую человек часто никогда не чувствует и которая доставляет удовольствие.
Сегодня!
Зависть смотрит на других, но ослепляет вас.
Он съест тебя заживо как художника; вы живете на службе у него, всегда на грани фанка, размышляя о прошлых обидах, наблюдая за всем, всегда видя то, что есть у других людей, ища других артистов, упомянутых вместо вас. Зависть разъедает ваш внутренний разум, оставляет меньше возможностей для развития и, самое главное, для честной самокритики. Ваше воображение занято тем, что есть у других, а не тем, что вам нужно делать в своей работе, чтобы получить то, что вы хотите. В этой крепости все, что с вами не происходит, обвиняют кого-то или кого-то еще.Вы воображаете себя современным Ван Гогом, забытым гением, к которому мир не готов. Вы отказываетесь от свободы воли и ответственности. Чувство недостатка определяет вас, делает вас кислым, горьким, нелюбящим и злым.
Бедный ты. Жаль, что у всех этих «плохих артистов» есть шоу, а у вас нет. Жаль, что они получают статьи, деньги и любовь! Жаль, что у них есть трастовый фонд, они ходили в лучшие школы, вышли замуж за кого-то богатого, они лучше выглядят, имеют тонкие лодыжки, более общительны, имеют лучшие связи или используют свои связи, сетевые навыки и образование. Жаль, что ты стесняешься.
Секрет: почти все в мире искусства почти одинаково застенчивы и пугливы в отношении себя. Я не могу присутствовать на обедах с сидячими местами. Мы все делаем все, что в наших силах. Но «бедный я» — не способ улучшить вашу работу, и вы выбываете из игры, если не появляетесь. Так что вырастите себе пару чего угодно и приступайте к работе!
Пикассо: семьянин.Фото: © Эдвард Куинн / © Эдвард Куинн
Существует неписаное правило — особенно для женщин в мире искусства, — что иметь детей «плохо для вашей карьеры». Это идиотизм.
Вероятно, у 90 процентов всех художников были дети. Эти артисты в основном были мужчинами, и это неплохо сказалось на их карьере. Конечно, на протяжении веков женщинам было поручено почти исключительно домашнее хозяйство и воспитание детей, что не разрешалось в школах и академиях, им даже не разрешалось рисовать обнаженную натуру, не говоря уже о том, чтобы учиться у художников.Все кончено.
Наличие детей не «плохо» для вашей карьеры. Рождение детей означает меньше времени, денег или места. Ну и что? Большинство детей, выросших в мире искусства, живут удивительной жизнью.
Как заметила художница Лорел Накадате, быть родителем уже очень похоже на то, чтобы быть художником. Это означает всегда таскать вещи, жить в хаосе, делать загадочные, невозможные или пугающие вещи. Как и в искусстве, дети могут сводить с ума весь день, заставлять желать, чтобы все это исчезло.Затем в любую секунду, в любой момент, вы искуплены моментом интенсивной преобразующей любви.
Космические эпиграммы Джерри.
Не говори: «Я ненавижу фигуративную живопись». Никогда не знаешь, когда увидишь так называемую фигуративную картину, которая привлечет твое внимание. Так что не будьте гробовщиком из мира искусства, объявляющим медиумов мертвыми! «Живопись мертва», «Роман мертв», «Автор мертв», «Фотография мертва», «История мертва». Ничего не умерло!
Искусство не по желанию, а не декоративное озеленение перед замком цивилизации.Это не более или менее важно, чем философия, религия, экономика или психология.
Помните: любой может использовать ваше искусство — любое искусство — любым способом, который ему подходит. Вы можете сказать, что ваша работа посвящена диаспоре, но другие могут увидеть в ней изменение климата или исследование природы. Круто.
Что это значит? Мы согласны с тем, что некоторые художники хороши, но вы можете посмотреть на Рембрандта и поймать себя на мысли… Это довольно коричневый цвет. Ничего страшного! Это не значит, что вы тупой.
Это действительно означает, что, хотя для Гамлета существует один текст, каждый, кто видит пьесу, видит другой Гамлет. Более того, каждый раз вы видите Гамлет, он другой. Так обстоит дело почти со всем хорошим искусством. Он всегда меняется, и каждый раз, когда вы видите его заново, вы думаете, Как я мог пропустить это раньше? Теперь я наконец-то вижу! До следующего раза, когда он перестроит ваше мышление.
Это переносит вас в одну из метафизических квазарных камер искусства: искусство — статичная, неизменная вещь, которая никогда не бывает прежней.
Радикальная уязвимость.
Вся карьера Джеффа Кунса превратилась в эпическое унижение: он изображал себя и свою жену-порнозвезду с поличным. Фото: Майкл Нэгл / The New York Times / Redux
Что это? Он следит за вашей работой до самых темных уголков и самых странных проявлений, раскрывая в себе то, что вы не хотите раскрывать, пока ваша работа не потребует от вас этого, и никогда не терпит неудач только посредственными или общими способами.Все мы противоречим себе. У нас есть множество. Вы должны быть готовы к ярким неудачам, делать вещи, которые кажутся глупыми, и за которые вас могут посчитать плохим человеком.
А ты можешь?
В три часа ночи со всеми нами разговаривают демоны. Я стар, и они все еще разговаривают со мной каждую ночь. И каждый день.
Они говорят вам, что вы недостаточно хороши, не ходили в правильную школу, глупы, не умеете рисовать, у вас мало денег, не оригинальны; что то, что вы делаете, не имеет значения, и кого это волнует, а вы даже не знаете историю искусств, не умеете болтать, и у вас болит шея.Они говорят вам, что вы притворяетесь, что другие люди видят вас насквозь, что вы ленивы, что вы не знаете, что делаете, и что вы делаете это только для того, чтобы привлечь внимание или деньги.
У меня есть одно решение, чтобы отвернуться от этих демонов: избив себя в течение получаса или около того, остановитесь и скажите вслух: «Да, но я гребаный гений».
Теперь вы. Искусство для всех, но не для всех. Эти правила — ваши инструменты. Теперь используйте их, чтобы изменить мир. Приступайте к работе!
Как стать художником Джерри Зальца будет опубликовано 17 марта 2020 года.
* Эта статья опубликована в журнале New York Magazine от 26 ноября 2018 г. Подпишитесь сейчас!
9 вещей, от которых нужно отказаться, чтобы добиться успеха
Нам, художникам, часто предлагают использовать любую возможность, которая встречается на нашем пути.Никогда не знаешь, кто может присутствовать на следующем открытии галереи, какие связи вы найдете на этом мероприятии или что может привести к будущим возможностям.
Но иногда дело не столько в том, чтобы сказать «да», сколько в том, чтобы знать, от чего можно отказаться.
Привычки, как вы наверняка знаете, если когда-либо были кусачим гвоздем, может быть невероятно трудно сломать. Наши невидимые ментальные привычки преодолеть еще труднее, но из-за этого даже важнее.
Итак, позвольте себе бросить все это. И дайте себе время и терпение, чтобы избавиться от привычек.
Отказаться от «недостаточного» Ментальный фреймУспешные художники не строят вещи вокруг «недостаточно.«Всегда не хватает времени, денег, уверенности, недостатка всего, что есть в данный момент, чтобы делать или делать то, что вам нужно сделать, чтобы стать успешным артистом.
«Все они указывают на скрытый страх быть недостаточным», — говорит наставник по искусству и создатель «Работающего художника» Криста Клотье. «И как только вы сможете справиться с этим скрытым страхом, все остальные проблемы встанут на свои места».
Сдаться сравненияВот что насчет сравнений: вы всегда будете лучше в одних вещах, чем другие люди, и хуже в других.Зацикливание на любом из них ни к чему не приведет.
Это может задушить ваше творчество как начинающего художника, сравнивая себя с кем-то, кто проработал двадцать лет своей карьеры, и может остановить ваш рост, если вы сравните свою работу с тем, кто только начинает.
Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, как вы стоите рядом с кем-то другим, вложите эту энергию в сравнение своей недавней работы с работой, которую вы сделали шесть месяцев назад, год назад и пять лет назад. Вы выросли? И каким вы хотите видеть себя через полгода, год и пять лет в будущем?
Сравните только себя с собой.
Отказаться от извиненийЕсли вы хотите стать успешным художником, вы должны появиться. Вы должны делать работу.
Если вы похожи на любого другого художника в мире, вы, вероятно, однажды сказали себе что-то вроде: «Я не могу пойти в студию сегодня, потому что я слишком занят / слишком убит горем / моей семье нужно меня слишком много / [вставьте здесь любое оправдание] »
И знаете что? Приятно это делать. Это кажется оправданным и разумным, как будто вы поступаете правильно для себя.
Но художник Сьюзи Бейкер говорит, что это «о нашем СТРАХЕ, маскирующемся под Сопротивление; та вещь, или идея, или занятость, или Netflix, или неуверенность в себе, или откладывание на потом, или отказ, которые перестают проявляться и превращаться в наше искусство »
Все время отказываться от работыКогда вы перестанете оправдываться, вы сможете начать владеть направлением, в котором идете, и, при необходимости, иметь силу воли изменить это направление.
Конечно, тебе нужно приходить в студию, даже если ты не хочешь работать.Но вы также должны знать, когда уйти, а когда уделить время, чтобы позаботиться о своем теле, своем здоровье, эмоциональном и социальном благополучии.
Вы не сможете работать наилучшим образом, если не инвестируете также в свое тело и разум.
Мы видели, как художники жертвуют обоими во имя своего ремесла. Но для создания работы вам нужно ваше тело на самом базовом уровне. Успешные художники знают, что их успех — это марафон, а не спринт, поэтому вам нужно поддерживать свое здоровье, чтобы оставаться в игре.
Найдите время в своем графике, чтобы растянуться, заняться спортом, гулять, готовить здоровую пищу и разговаривать со своими сверстниками, семьей и друзьями.
Перестань прислушиваться к неосведомленным советам- «Когда вы получите настоящую работу?»
- «Когда ты вырастешь?»
- «В какой момент художник понимает, что он недостаточно талантлив, чтобы« сделать это »»
- «Должно быть хорошо, что не нужно работать.”
- «Должно быть приятно работать только тогда, когда тебе так хочется».
Художник и создатель «Сообразительного художника» Антрез Вуд указывает на эти токсичные отношения, которые мешают художникам раскрыть свой потенциал.
Но знаете что? Мы можем выбирать, к кому прислушиваться и к какому совету последовать. Возможно, вы слышали поговорку о том, что мы — сумма пяти человек, с которыми проводим больше всего времени.
Проведите их с теми, кто подталкивает вас к успеху, с теми, кто преуспел как художник, и с теми, кто вдохновляет вас на это.
Не все советы одинаковы.
Отказаться от перфекционизмаЭто идет рука об руку со страхом перед неудачей. Художники, зацикленные на необходимости сделать все идеально, часто боятся неудач. Но ирония в том, что они тогда ничего не выкладывают.
Единственный путь к росту — представить свою работу публике. Суровая реальность такова, что вы, вероятно, потерпите неудачу в своей художественной карьере (как бы вы это ни определяли).Вы не получите грантов, у вас будет провальное шоу, у вас будет отличная идея, которая просто не материализуется. Утешает то, что все остальные тоже.
«Вера в то, что« это »должно быть совершенным, будь то навыки, талант, образование, веб-сайт или заявление, заставит вас бесконечно крутить колеса», — говорит Бонни Глендиннинг из The Thriving Artist.
«Неудача просто означает, что вы учитесь», — добавляет Бонни. «Продолжайте терпеть неудачи, потому что вы будете учиться всю свою карьеру.”
Отказаться от эгоизмаКаждый вносит свой вклад в мир по-своему.
Нам нужны врачи, юристы и учителя, но нам также нужны художники, мастера и творческие люди, которые делают наш мир интересным, ярким и приятным.
Ваша задача — выяснить, что вы из себя представляете, и затем сделать это.
«Творчество — это не эгоистичный поступок или попытка привлечь внимание со стороны актера.Это подарок миру и каждому живому в нем. Не обманывайте нас в отношении вашего вклада. Дайте нам то, что у вас есть », — пишет Стивен Прессфилд в своей новой книге« Война искусства: прорыв блоков и победа в своих внутренних творческих битвах ».
Художники часто чувствуют себя виноватыми из-за того, что у них нет «настоящей» работы, и что они должны вносить больший вклад в семейный доход. Затем они либо чувствуют себя виноватыми, когда находятся в студии вдали от своей семьи, либо вдали от студии и не работают.
Но вина — это контрпродуктивная эмоция. Если вы чувствуете себя так, напомните себе, что ваша работа важна и необходима — это то, что делает вас целостным и делает возможным более полноценный вклад в свою семью, когда вы там.
Откажитесь от потребности в похвалеВозможно, вы хотите, чтобы ваша работа нравилась всем, но этого не произойдет. И, вообще-то, лучше, чтобы не всем нравилась ваша работа.
«Это действительно страшно выставлять себя напоказ, особенно когда ваша работа настолько личная, а затем позволяет миру видеть ее, судить и критиковать ее», — говорит художник Серен Моран.
Неуверенность в себе определенно играет роль, но знание того, что не всем понравится ваша техника или предмет, может быть полезным, и это нормально. Это означает, что вы получаете что-то интересное и другое.
Как художник, не ваша работа продавать самые массовые холсты в Target. Ваша задача — сказать что-то и связаться с кем-нибудь.
Спросите себя, сделали бы вы ту работу, которую делаете сегодня, если бы ее никто никогда не увидел.Вы бы раскрашивали, лепили или рисовали это, если бы никому не показывали?
Легко увязнуть в похвале в социальных сетях и в большом количестве лайков на статью, которую вы разместили в Интернете. Но успешные художники знают, что их рост происходит изнутри, а не от внешней похвалы.
Отказаться от мифа о рассеянном гениальном художникеУспешные художники знают, что они должны быть организованными, чтобы продвигаться вперед.
Часто художники пытаются выйти из этого, говоря что-то вроде «Я художник, а не деловой человек» или «Я плохо разбираюсь в технологиях.Кори Хафф, создатель «Обильного художника», говорит: «Это оправдание того, что вы слишком ленивы, чтобы научиться базовым навыкам, необходимым для ведения арт-бизнеса».
Организованность не только снижает стресс, связанный с художественной карьерой, но и помогает вам показать себя профессионально.
Знание, где находятся ваши произведения искусства, кому вы продали каждое произведение, и как быстро получить любую важную информацию — жизненно важная часть достижения успеха в качестве художника.Практически невозможно сосредоточиться на создании текущей работы, если вы постоянно ищете информацию.
Очень часто художники случайно продают в Интернете произведение, которое также находится в галерее, только потому, что у них не было системы.
Вот почему в Artwork Archive мы создаем инструменты, необходимые художникам, чтобы избавить их от хаоса в своей художественной карьере. Инвентаризация, бизнес-отчеты, поставки и счета-фактуры, планирование, контакты, отслеживание и многое другое.
Протестируйте его сегодня и посмотрите, как Artwork Archive может улучшить ваш арт-бизнес и помочь вам на пути к успеху в карьере.
Почему мы занимаемся искусством | Высшее хорошее
Почему вы занимаетесь искусством? Это простой вопрос, который Greater Good задал семи художникам. Их ответы удивительны и очень разнообразны. Они упоминают создание искусства для развлечения и приключений; наводить мосты между собой и остальным человечеством; воссоединение и запись фрагментов мыслей, чувств и воспоминаний; и говорить вещи, которые они не могут выразить никаким другим способом.
Все их ответы очень личные. В другом месте на Greater Good мы исследуем возможные когнитивные и эмоциональные преимущества искусства, и все же эти художники вызывают более фундаментальное преимущество: они просто делают то, для чего, как им кажется, они рождены.
Джина Гибни: Давать силу другим
Хореография Джины Гибни широко представлена в США и за рубежом. © Анджей Олейничак / Джина ГибниДжина Гибни — художественный руководитель нью-йоркской танцевальной труппы Джины Гибни, которая была основана в 1991 году для выполнения двойной миссии: создавать и исполнять современную хореографию, опирающуюся на силу и проницательность женщин и мужчин, и обогащать и изменять жизнь с помощью программ, которые дают голос нуждающимся общинам, особенно жертвам домашнего насилия и людям, живущим с ВИЧ / СПИДом.
Рекламное объявление ИксMeet the Greater Good Toolkit
От GGSC на вашу книжную полку: 30 научно обоснованных инструментов для благополучия.
Я занимаюсь искусством по нескольким причинам. В жизни мы испытываем такую раздробленность мыслей и чувств. Для меня создание искусства объединяет вещи.
В моей собственной работе это верно на протяжении всего процесса. Вначале разработка основного сырья для работы носит глубоко рефлексивный и информативный характер.Позже объединение этих материалов в форму — дистилляция и формирование движения, создание контекста, работа над чем-то, что кажется связным и законченным. Это невероятно мощно для меня — то, что действительно поддерживает меня.
Интересно, что основная часть моих работ похожа на каталог событий и мыслей моей жизни. Для меня работа — это почти как вести дневник. Сделать это кому-то еще — как своего рода подарок через живое выступление — это самый значимый аспект моей работы.
Танец — мощная форма искусства именно по той причине, что не нужно объяснять или комментировать себя. Одно из самых удивительных представлений, которые я когда-либо видел в своей жизни, — это женщина, пережившая насилие в семье, танцующая в крошечном конференц-зале приюта для других жертв домашнего насилия. Она не была профессиональной танцовщицей. Она была женщиной, которая столкнулась с невероятными трудностями и жила в большом количестве печали. Она создала и исполнила потрясающее соло, но охарактеризовать ее выступление как «грустное» значило бы умалить то, что мы испытали.
В этом сила танца. Вы можете что-то почувствовать и посочувствовать этому на очень глубоком уровне, и вам не нужно об этом говорить.
Джуди Датер: Я люблю выражать эмоции
Портрет Джуди ДатерДжуди Датер занимается фотографией более 40 лет и считается одним из ведущих фотографов Америки. Обладатель премии Гуггенхайма и многих других, ее книги включают Имоджен Каннингем: портрет , Женщины и другие видения , Тело и душа и Cycles .
Мне нравится выражать эмоции — давать другим почувствовать то, что я чувствую, когда фотографирую людей.
Сочувствие необходимо в портретной живописи. Я делал пейзажи, и я думаю, что они могут быть очень поэтичными и эмоциональными, но это отличается от непосредственности фотографирования человека. Я думаю, что фотографирование людей для меня — лучший способ показать кому-то что-то о себе — будь то человек, которого я фотографирую, или человек, на которого я смотрю, — что, возможно, они еще не знали.Может быть, это самонадеянно, но это желание. Я чувствую, что проявляю внимание к людям, когда фотографирую их, и думаю, что понимаю людей лучше, потому что пристально смотрю на них в течение 40 с лишним лет.
Пит Доктер: Создавать вещи — это весело
Пит Доктер принимал участие в некоторых из самых популярных и плодотворных анимационных фильмов Pixar Studio, включая «Историю игрушек», «Жизнь жука», «Машины» и «Валл-И», но больше всего он известен как режиссер фильма «Монстры», удостоенного премии Оскар. , Inc.Доктер в настоящее время руководит Up, релиз которого запланирован на май 2009 года.
Я занимаюсь искусством в первую очередь потому, что мне нравится процесс. Делать вещи — это весело.
И я уверен, что существует также это универсальное желание каким-то образом соединиться с другими людьми, рассказать им о себе или своем опыте. Что я действительно ищу в проекте, так это то, что резонирует с жизнью, как я ее вижу, и говорит о нашем человеческом опыте. Это, вероятно, звучит довольно фальшиво, исходящее от того, кто делает мультфильмы, но я думаю, что все режиссеры в Pixar думают так же.Мы хотим развлекать людей не только в бессмысленном, эскапистском смысле (хотя, конечно, в наших фильмах тоже много такого), но и таким образом, чтобы зрители были правдивыми в отношении жизни — некие более глубокие эмоциональные переживания. что они осознают в своем собственном существовании. На первый взгляд наши фильмы об игрушках, монстрах, рыбах или роботах; на фундаментальном уровне они касаются очень универсальных вещей: нашей собственной борьбы со смертностью, потерь и определения того, кем мы являемся в этом мире.
Как кинематографисты, мы в значительной степени похожи на пещерных людей, сидящих у костра и рассказывающих истории, только для этого мы используем технологии на миллионы долларов.Рассказывая истории, мы соединяемся друг с другом. Мы говорим о себе, своих чувствах и о том, что значит быть человеком.
Или просто мультики делаем. В любом случае мы стараемся хорошо провести время, и мы надеемся, что публика тоже.
Харрелл Флетчер: Все, что называют искусством, — это искусство
Кадр из фильма «Проблема возможного искупления в 2003 году», представленного на биеннале Уитни в 2004 году в Нью-Йорке. Видео представляет собой адаптацию романа Джеймса Джойса «Улисс», снятого в Центре для пожилых людей в Парквилле в Коннектикуте, где пожилые люди читают строки с карточек. © Харелл ФлетчерХаррелл Флетчер преподает на художественном факультете Портлендского государственного университета. Он выставлялся в Музее современного искусства Сан-Франциско, Художественном музее Беркли, Парке скульптур Сократа в Нью-Йорке, а также во многих других музеях и галереях по всему миру. В 2002 году Флетчер запустил совместно с Мирандой Джули веб-сайт Learning To Love You More, который они превратили в книгу, опубликованную в 2007 году. Флетчер является лауреатом Премии Альперта 2005 года в области визуальных искусств.
Прежде чем я смогу ответить на вопрос, почему я занимаюсь искусством, нужно остановиться.
Прежде всего, что такое искусство? Я придумал определение искусства, которое, кажется, лучше всего подходит для меня: все, что кто-то называет искусством, является искусством. Это происходит из-за моей убежденности в том, что в искусстве нет ничего внутреннего. Мы не можем провести химический анализ, чтобы определить, является ли что-то искусством или нет. Вместо этого я чувствую, что называть что-то «искусством» на самом деле просто субъективный способ обозначения ценности, которая может быть эстетической, культурной, денежной и так далее.
Если мы посмотрим на другие виды творческой деятельности, мы увидим, как разные формы могут существовать и быть действительными одновременно. Я делал то, что считаю искусством, с детства: сначала рисунки, затем фотографии, картины, видео и так далее. К тому времени, когда я поступил в аспирантуру, я не был так заинтересован в создании большего количества вещей, и вместо этого начал двигаться в другом направлении, которое в наши дни иногда называют «социальной практикой».
Это своего рода сбивающий с толку термин, поскольку он настолько новый и неопределенный.В широком смысле я считаю это противоположностью студийной практики — создание объектов изолированно, чтобы их можно было показать и, надеюсь, продать в контексте галереи. Большая часть мира искусства работает с этим подходом студийной практики. В социальной практике больше внимания уделяется идеям и действиям, чем объектам; это может происходить вне художественного контекста, и в работе часто присутствует аспект сотрудничества или участия.
Итак, вернемся к вопросу, зачем я занимаюсь искусством. В моем случае проекты, которые я действительно позволяю мне встречаться с людьми, с которыми я обычно не встречаюсь, путешествовать по местам, в которые я обычно не ходил бы, узнавать о предметах, которые, как я не знал, мне были бы интересны, а иногда даже помогать людям маленькими способами, которые заставляют меня чувствовать себя хорошо.Мне нравится говорить, что я стремлюсь к интересной жизни, и работа, которую я делаю как художник, помогает мне в этом.
Кваме Дауэс: Среда сочувствия
© Рэйчел Элиза ГриффитсКваме Дауэс, доктор философии, заслуженный поэт, проживающий в Университете Южной Каролины. Он является автором 13 сборников стихов, последней из которых является «Песня Гомера», и романа «Она ушла», получившего в 2008 году премию «Наследие Херстона / Райта» как лучший первый роман.
Я пишу то, что, вероятно, является тщетной попыткой каким-то образом контролировать мир, в котором я живу, воссоздавая его таким образом, чтобы удовлетворить мое чувство того, как этот мир должен выглядеть и быть похожим.
Я пытаюсь передать на языке то, что я вижу и чувствую, как способ записать их красоту, силу и ужас, чтобы я мог вернуться к этим вещам и пережить их заново. Таким образом, я пытаюсь хоть как-то контролировать хаотический мир.
Я хочу каким-то образом передать свое восприятие мира — способ понимания, взаимодействия, познания мира — кому-нибудь еще.Я хочу, чтобы они были перенесены в мир, который я создал с помощью языка.
Итак, конечная цель моих работ — создать среду сочувствия, что-то, что позволило бы совершить чудо сочувствия, где люди могут казаться подниматься из самих себя, распространяться на других и жить внутри других. Это имеет огромную силу для человека. И я знаю это, потому что это то, что другие люди делают со мной, когда я их читаю.
Джеймс Штурм: Причины неважны
Джеймс Штурм — художник-карикатурист и соучредитель Центра исследований карикатуры в Уайт-Ривер-Джанкшн, штат Вермонт.Он является автором бестселлера и отмеченного наградами графического романа «Могучие качели голема», признанного журналом Time лучшим графическим романом 2000 года. В 2007 году его трилогия исторических графических романов была собрана в сборнике под названием «Америка Джеймса Штурма: Бог, золото и големы».
Мне нравится вопрос «Почему ты делаешь искусство?» потому что это предполагает, что то, что я делаю, — это искусство. Лестное предположение. Этот вопрос также возвращает меня на первый год обучения в колледже, где такие вопросы, как «Что такое природа?» и «Действительно ли это волна или круг?» серьезно обсуждались (обычно поздно ночью и после того, как выкурили слишком много травки).
Двадцать пять лет спустя мне хотелось бы думать, что я стал немного более рассудительным в этом вопросе. Возможно, единственное, что я получил, — это знание, о котором я понятия не имею, и, во-вторых, причины не важны. В зависимости от моего настроения в любой день я мог приписать создание искусства благородному побуждению соединиться с другими или понять мир, или нарциссическому механизму выживания, или желанию быть известным, или терапией, или моей религиозной дисциплиной, или обеспечить чувство контроля или желание отказаться от контроля и т. д.и т. д. и т. д.
Какой бы ни была причина, существует внутреннее принуждение, и я продолжаю соблюдать этот внутренний императив. Если бы я этого не сделал, я бы почувствовал себя ужасно. Я был бы сломленным человеком. Так что независимо от того, является ли попытка заниматься искусством благородным или эгоистичным, факт остается фактом: я тем не менее буду этим заниматься. Все, что выходит за рамки этого заявления, является предположением. Я бы боялся, что провозглашение того, зачем я занимаюсь искусством, породило бы мою собственную пропаганду.
KRS-One: Хип-хоп вне времени, вне космоса
Лоуренс Кришна Паркер, более известный под своим сценическим псевдонимом KRS-One, широко известен критиками и другими ведущими как одна из самых влиятельных фигур в хип-хопе.На церемонии вручения награды Black Entertainment Television Awards в 2008 году KRS-One был удостоен награды за заслуги перед рэпом и активностью.
Я родился таким, рожден заниматься искусством, делать хип-хоп. И я думаю, что я всего лишь один из людей, у которых хватило смелости остаться со своей прирожденной идентичностью. Хип-хоп держит меня верным самому себе, сохраняет человечность.
Хип-хоп — это противоположность технологии. Хип-хоп — это то, чем занимается человеческое тело: брейкинг, диджеинг, написание граффити. Человеческое тело танцует брейк-данс, это нельзя отнять.Диджеинг — это не технология; это человеческий разум выше технологий: резка, смешивание, царапание. Это физическое. Манипуляция технологиями — это то, чем занимаются люди, это искусство.
Или возьмем граффити. Положите письменные принадлежности в руку любому ребенку в возрасте двух или трех лет. Они не будут писать на бумаге, как потом будут социализированы, они будут писать на стенах. Они просто играют. Это человек. Граффити напоминает вам о вашей человечности, когда вы караете свое самовыражение на стене.Хип-хоп помогает нам по-новому взглянуть на мир.
Вот почему хип-хоп сохранил мне молодость. Это не позволяет тебе слишком быстро расти. Хип-хоп вне времени, вне пространства. Вот почему я делаю хип-хоп.
Сделать тату в стиле любимого искусства? Эти советы помогут вам сделать все правильно. Автор оригинала
Итак, вы хотите татуировку. Не просто татуировку, а копию вашего любимого произведения искусства — картины, рисунка или гравюры на дереве огнедышащего нарвала, которую вы могли или не могли обнаружить после нескольких часов, если не недель, траления в Instagram. и Pinterest, и, возможно, даже глубины Ello в момент творческого отчаяния.
Сделать это легко, но для того, чтобы сделать это правильно, требуется некоторый базовый этикет, тем более что попросить кого-нибудь скопировать работу другого художника может быть щекотливой темой для всех участников. Тема не так чувствительна, как татуировка на грудной клетке, но находится где-то на том же раздражающем уровне — и тем не менее, запросы являются обычным явлением, заставляя людей по обе стороны иглы бороться с тем, что можно и чего нельзя.
«Я думаю, здесь много путаницы, — говорит Линдси Эйприл, основательница Twin Oaks Tattoo в Торонто.И вот тут-то и появляется этот список.
Прежде чем кто-то взбесится из-за твоей милой новой татуировки на шее — во всяком случае, кто-то кроме твоей мамы — читай дальше. Своими советами художники и татуировщики поделились с CBC Arts.
Связаться с первоначальным художником
Прежде чем вы даже подумаете о посещении тату-салона, это вещь №1, которую вы должны сделать. Найдите человека, который создал ваш обязательный дизайн, и попросите разрешения.
Художник из Торонто Алекс Гарант получает просьбы о татуировках от поклонников дважды в неделю.В случае с Мией Оки иллюстратор из Эдмонтона говорит, что она ежедневно получает похожие сообщения.
«Я считаю большим комплиментом, если люди хотят сделать на них татуировки», — говорит Гарант, чьи поп-сюрреалистические портреты настолько популярны, что тату-блоги составили свои собственные списки на эту тему. Но и она, и Оки говорят, что их чувства смешаны, когда они натыкаются на татуировку — будь то онлайн или в реале, — которая была сделана без любезности спросить.
«В наши дни очень легко связаться с художником», — говорит Гарант.Отправьте сообщение в Facebook, Twitter и т. Д. И хотя ответ от всех не гарантирован, нужно приложить минимум усилий, чтобы выразить свое уважение. Даже у Бэнкси есть адрес электронной почты, указанный на его веб-сайте.
Подтвердите свои источники
Конечно, вы, вероятно, захотите убедиться, что попадаете в DM нужного человека. Когда ваш татуировщик спрашивает, где вы нашли свое эталонное изображение, Pinterest — неправильный ответ, поэтому вам нужно немного погуглить, чтобы найти первоисточник.
«Иногда клиенты не осознают, что просят работы другого художника», — говорит Эйприл.
Та же самая распространенная ошибка относится и к клиентам, которые тоже рисовали свои собственные проекты. Может быть, вы сами придумали набросок, но оригинальна ли идея? «Иногда у меня есть клиенты, которые рисуют изображение на основе чего-то другого и что-то вроде обводят». Если вы используете чью-то концепцию, помните, что и здесь следует зачесть.
Я считаю большим комплиментом, если люди хотят сделать на них татуировку моих вещей. — Алекс Гарант, художник
Поделитесь своими планами
Сохраняйте спокойствие. Презентация в PowerPoint точно не требуется. По мнению Гаранта, простое и прямое сообщение — ОК. «Свяжитесь со мной. Просто скажите мне:« Эй, я хочу сделать татуировку ». Просто сообщите мне: «Это то, что я планирую» ».
Прикрепить картинку для справки — тоже хороший ход. Гарант говорит: «Обычно мне нравится знать, что они хотят сделать».
И если вы собираетесь каким-либо образом изменить оригинальные работы художника, зациклите их.Оки говорит, что это обычная просьба, и она обычно открыта для любых настроек, которые предлагают фанаты. «Мне очень нравится видеть, как вы меняете это, потому что, возможно, это не было моим первоначальным намерением».
Будьте готовы к отказу от
«Обычно я в восторге от того, что люди хотят, чтобы мое искусство было на их шкуре навсегда», — говорит Оки, но в прошлом она отклоняла запросы.
Может показаться, что жизнь не будет полной, пока на вашем бицепсе не будет вытатуирована определенная картина, но если это произойдет с вами, уважайте тот факт, что работа не принадлежит вам, и двигайтесь дальше.
Идти против воли художника — это не просто шаг — это сказывается на нем в долгосрочной перспективе. Оки говорит, что она испытала подобные вещи на собственном опыте. Например, она делает много заказных рисунков и обещает определенные права на изображения в рамках продажи. Хотите татуировку на основе рисунка, купленного кем-то другим? Для нее это нет, но это не мешает людям копировать фотографии, найденные в Интернете. «Доверие ко мне немного снижается, потому что похоже, что я распространяю что-то эксклюзивное, — говорит она.
Купите что-нибудь
«Если вы любите произведения искусства настолько, что можете носить их на себе, возможно, вам стоит также захотеть, чтобы они висели у вас на стене», — смеется Гарант.
Так что, если художник согласится на вашу просьбу, верните солидную сумму и поддержите его.
Гарант всегда просит, чтобы люди покупали принт в ее магазине, если они хотят татуировку. (Цены начинаются ниже 20 долларов, и распечатка может быть полезным активом, который можно взять с собой в тату-салон, когда вы будете готовы начать процесс.)
Самое меньшее, что вы можете сделать, — это найти способ немного отплатить. оригинальному художнику. — Алекс Гарант, художник
Многие художники продают «тату-билеты» или «тату-пропуска» через свои веб-сайты. Оки начал предлагать их этим летом. За 50 долларов она предоставит PDF-файл с запрошенной иллюстрацией вместе с бланком разрешения, который клиенты могут принести своему татуировщику.
Говорит Гарант: «Самое меньшее, что вы можете сделать, — это найти способ немного вернуть первоначального художника».
Найдите подходящего татуировщика для работы
Гарант дает тот же совет всем, кто отправляет ей татуировку: «Я всегда говорю:« Тщательно выбирайте татуировщика ».«
Если вы выберете довольно сложную вещь — и ее двуглазые портреты определенно соответствуют описанию — вам понадобится кто-то с правильными навыками». Если у татуировщика нет навыков для этого, вы можете не закончить с отличной репродукцией. »
Изучите портфолио татуировок. Вы ищете фотореализм или минималистичные линии? Найдите себе художника, который уже работает в том же стиле, что и татуировка вашей мечты.
Тщательно выбирайте татуировщика. — Алекс Гарант, художник
Это очевидно, и вы можете выполнять большую часть работы онлайн. Но чтобы найти идеального кандидата, вам, вероятно, придется добавить немного слежки в реальную реальную ситуацию. Дэйв Манро, который руководит компанией Trouble Bound Tattoos в Сент-Джонс с 2003 года, предлагает поговорить не один, а несколько раз с потенциальным татуировщиком.
«Иногда вы хотите понять не только портфолио — вы также хотите понять человека, с которым работаете», — говорит он.Например: «Некоторые люди очень стойкие и непоколебимые в том, как они делают что-то. Если идеи требуют некоторой снисходительности, вам нужен кто-то, с кем вы собираетесь работать».
Будьте готовы услышать «нет» и от татуировщика.
Татуировка — это само по себе искусство, и особенно если вы обращаетесь к кому-то, кто известен своей подписью и нестандартным дизайном, есть еще одна проблема, которую следует учитывать. Обидно ли просить репродукцию чужого произведения искусства?
Мунро: «Это будет зависеть от человека, и обычно они очень откровенны.
То есть, вот ответ апреля: «Я думаю, что это определенно есть».
Я был бы НАМНОГО более склонен нанять кого-нибудь, если бы у них уже было разрешение и все в порядке. — Линдси Эйприл, татуировщик
Эйприл делала татуировки на основе рисунков других художников прошлого, в том числе вдохновленных картинами Гаранта, но она больше не занимается репродукциями. Сейчас она сосредоточена на собственном оригинальном дизайне, тонких эскизах с тонкими линиями, вдохновленных природой.(«Я считаю, что немного избегаю оплошностей».)
Итог, говорит Манро: «Если вы встречаетесь с сопротивлением со стороны художника, уходите от него. Это просто неуважительно».
Покажите свои квитанции
Когда вы начнете разговаривать со своим татуировщиком, обязательно покажите им, что у вас есть разрешение художника. Эйприл предлагает поделиться этой информацией.
«Я была бы НАМНОГО более склонна взять кого-нибудь, если бы у них уже было разрешение и все в порядке», — говорит она.
Храните записи своих сообщений с оригинальным художником и делитесь ими с человеком, делающим татуировку. «Мне нравится видеть доказательства электронных писем между художником и клиентом, просто чтобы быть уверенным на 100 процентов», — говорит Эйприл, а также добавляет, что она поклонница «татуировочных билетов», подобных тем, которые предлагает Оки. «Вы сразу знаете, что они [клиент] что-то купили».
Будьте готовы внести некоторые изменения.
Если вы не какой-нибудь волшебник, ваш татуировщик никогда не сможет предоставить стопроцентно идеальную копию.Во-первых, они работают в совершенно другой среде, и дизайн нужно будет соответствующим образом скорректировать. Кроме того, то, что отлично смотрится в Instagram, может не иметь того же «je ne sais wow», когда оно растягивается на животе.
Художник-татуировщик наверняка предложит несколько советов по адаптации рисунка к вашему телу.
Мунро говорит: «Я могу видеть проблемы на изображении, когда я должен сказать им [клиенту]:« Хорошо, это не продержится долго ».Возможно, нам нужно что-то упростить ». Или: «Это уже чей-то образ — мы должны изменить его, чтобы он больше подходил для вас».
Кредит, кредит, кредит
По словам Гаранта, признание художника — это «самая важная вещь», которую нужно помнить, поэтому убедитесь, что вы делаете это правильно.
Как только ваши зудящие дни с шелушением позади и татуировка будет готова к фото, сообщите об этом художникам в социальных сетях.
Пометьте их там, где это возможно, но не останавливайтесь на этом.«Простое размещение тега там действительно не соответствует цели. Похоже, что вы создали что-то, если вы явно не объясните это в Instagram», — говорит Эйприл.
Убедитесь, что вы также явно указываете авторов в своих подписях. «Будьте вежливы», — добавляет она. Думайте об этом как об открытой записке с благодарностью. «Этот художник очень много работал над этим рисунком, поэтому, я думаю, важно быть благодарным за то, что он позволил вам использовать его работы».
Это будет лучшее творческое сообщество, если мы все сможем поддерживать друг друга, отмечать друг друга и помогать друг другу получить известность. — Alex Garant, художник
И тот же совет относится как к клиентам, так и к татуировщикам.
«Я видел нескольких татуировщиков, которые на самом деле делали татуировки, сделанные на основе моих работ, на тату-конвенциях», — говорит Гарант. «Но они никогда не упоминали обо мне. Никогда».
«Это будет лучшее творческое сообщество, если мы все сможем поддерживать друг друга, отмечать друг друга и помогать друг другу получить доступ», — говорит она. «И я не думаю, что это что-то отнимает у их работы.»
Также поделитесь фотографиями оригинального произведения искусства.
Однако не у всех будут такие же безупречные манеры, как у вас. клубок случайной информации Катамари, который мы называем Интернетом.
Вместо того, чтобы просто поделиться фотографией своей новой татуировки, рассмотрите возможность публикации параллельного сравнения — коллаж из ваших свежих чернил рядом с оригинальным произведением искусства, которое вдохновило его .Гарант просит людей сделать именно это, и когда они это сделают, она с большей вероятностью опубликует фотографии с татуировками в своих собственных каналах в социальных сетях, что особенно привлекательно для всех потенциальных влиятельных лиц. (Сейчас у нее 95,1 тыс. Подписчиков в Instagram.)
«Мне всегда нравится сравнивать», — говорит она. «Таким образом, татуировщик и оригинальный художник могут отобразить часть своего процесса в татуировке».
И если вы сделали татуировку до того, как прочтете этот список, еще не поздно сыграть красиво.
«Это случается, когда люди не спрашивают у меня разрешения», — говорит Гарант, но, в отличие от самих татуировок, ущерб не является постоянным. .
Двигаясь вперед, ведите себя как можно лучше. Например, Гарант предлагает всегда указывать оригинального художника, когда вы делитесь фотографиями своей татуировки.
«Назови только мое имя», — говорит она. «В долгосрочной перспективе все артисты пытаются создать свою базу фанатов».
«В наши дни с социальными сетями, где контент распространяется так быстро, что если вы можете опубликовать свое имя или тег, или даже просто указать свое имя там, это действительно, действительно помогает развитию вашего бренда. Для меня это более ценно. чем что-либо еще.«
(CBC Arts)Делает ли рисование каждый день лучше художника? — Приключения с искусством
Этот пост может содержать партнерские ссылки
Все мы знаем клише о том, что практика приводит к совершенству и что отработка навыка каждый день была бы замечательной в идеальном, свободном от стресса, незапланированном мире. На самом деле это сложно сделать. Когда дело доходит до рисования и искусства, насколько вы должны быть невротичны в том, чтобы каждый день выделять какое-то время для занятий? Очень невротичен. Несмотря на то, что это сложно, ежедневная практика рисования сделает вас лучшим художником.
Рисование каждый день сделает вас лучше в кратчайшие сроки, отточив ваши навыки и ускорив развитие моторной памяти. Вы также станете более эффективными, уменьшив усилия, необходимые для рисования и завершения работы.
Есть много веских причин, чтобы каждый день делать перерыв и вытаскивать альбом для рисования и карандаши. Давайте рассмотрим причины, по которым ежедневная практика рисования сделает вас лучше.
Что происходит, когда вы рисуете каждый день?
Когда вы рисуете каждый день, вы занимаетесь так называемым «моторным обучением».«Это тот тип обучения, который необходим вашему мозгу, чтобы овладеть новым навыком и развить его. Обучение моторики происходит в 3 этапа (источник):
1) Требуется много внимания, полагаться на много отзывов и совершать много ошибок. Что касается рисования, это когда вы смотрите обучающие материалы на YouTube или следуете пошаговым инструкциям из книги.
2) Требуется меньше инструкций, навык выполняется быстрее и делается меньше ошибок. Что касается рисования, это когда вы рисовали что-то несколько раз и начинаете понимать, как это успешно воссоздать.
3) Инструкции больше не нужны, выполнение задачи почти автоматическое, и почти не допускаются ошибки. В рисовании это когда вы рисуете одно и то же снова и снова до такой степени, что можете успешно нарисовать это без особых раздумий. Подумайте о том, чтобы поставить свою подпись. Сначала это было сложно, но после долгой практики это стало автоматическим.
Вот еще один практический пример моторного обучения в действии:
Помните, как вы впервые водили машину? Поначалу это, наверное, было действительно неловко, и вам нужно было обдумать каждую мелочь.Со временем ты к этому привык, и вождение стало легче. Вы начали понимать левый поворот, ощущения от вашей машины при торможении и то, куда вам нужно было ехать. В конце концов, у вас были дни, когда вы ехали на работу и не могли вспомнить, как туда попали. Вождение настолько укоренилось в вашей мышечной памяти, что вы могли делать это почти автоматически. Вот как работает моторное обучение.
Чем быстрее вы проработаете этапы моторного обучения, тем быстрее вы сможете улучшить навык.
Рисуя каждый день, вы ускоряете свое моторное обучение и быстрее овладеваете навыками рисования.Ваши штрихи станут более плавными, вы поймете, как создавать нужные формы без ошибок, а время, необходимое для завершения работы, уменьшится. Ваш мозг «осваивает» «моторные» навыки, необходимые для того, чтобы стать прекрасным художником.
Рисование каждый день поможет рисовать быстрее
Если вы похожи на меня, вас расстраивает, сколько времени уходит на то, чтобы закончить рисунок. Стирание линий снова и снова и кропотливая работа над исправлением мельчайших мелочей.Не весело. Однако это не будет происходить вечно, и рисование каждый день может помочь ускорить процесс. Вспомните, когда вы впервые написали свое имя. На формирование каждой буквы ушла целая вечность, верно? Бьюсь об заклад, вы можете написать свое имя с закрытыми глазами.
По мере того, как вы работаете над навыком и улучшаете свое моторное обучение, ваш мозг фактически начинает работать быстрее. Вашему мозгу не нужно так усердно работать, чтобы воссоздать навык, который он приближается к овладению, поскольку он делает навык, которому он впервые овладевает.По сути, ваш мозг становится более эффективным. (источник).
Когда ты рисуешь каждый день, это не только кажется легче, но и легче. Вы заметите, что для воссоздания форм и фигур, над которыми вы работали, требуется меньше умственных усилий и энергии, что может сократить время, необходимое для их завершения. Это, вероятно, также вызовет приятный побочный эффект, помогая вам больше получать удовольствие от своего искусства. Когда вы меньше напрягаетесь мысленно во время ежедневной практики рисования, это может быть веселее.
Рисование каждый день научит видеть иначе
Помимо моторного обучения, рисование каждый день также заставит вас по-новому взглянуть на мир.Без глаза художника машина — это машина. Для художника автомобиль — это 4 круга, прикрепленные к набору квадратов. Что проще нарисовать, машину или набор кругов и квадратов?
Когда вы будете практиковаться в рисовании каждый день, вы начнете замечать, что ваши рисунки представляют собой просто совокупность линий, форм и теней. Это не оскорбительно; это хорошо. Исследования показывают, что улучшение навыков рисования связано с пониманием формы объектов, того, как линии разделяют свет и темноту и где находятся разные объекты по отношению друг к другу (источник).Это об основах. И видеть основы того, что они из себя представляют, когда вы рисуете.
Сколько часов в день вам следует заниматься рисованием? Миф о 10 000 часов
Малькольм Гладуэлл популяризировал правило 10 000 часов в своей книге «Выбросы». Это правило гласит, что требуется 10 000 часов практики, чтобы развить навык и достичь мастерства.
Конечно, если вы потратите 10 000 часов на практику рисования, вы, вероятно, станете лучше. Но в правилах 10 000 не был учтен важный фактор.Допустим, вы потратили 10 000 часов, рисуя цветок без лепестков. Каждый раз вы рисуете стебель, головку и листья, но полностью забываете о лепестках. Спустя 10 000 часов вы задаетесь вопросом, почему вам не удается нарисовать идеальный цветок. Вы тренировались 10 000 часов, верно?
С тех пор, как Гладуэлл опубликовал свою теорию 10 000 часов, исследования продолжили ее развитие, заявив, что практика, выполняемая в течение этих 10 000 часов, должна быть высококачественной и продуманной.
Каждый раз, рисуя цветок, вы учитесь на своих ошибках и сознательно стараетесь их исправить.Может быть, вы нарисуете цветок без лепестков, но в следующий раз вы нарисуете несколько лепестков. Возможно, они не идеальны, но это улучшение. В следующий раз вы продолжите учиться на своих ошибках и нарисуете более изысканные лепестки. Если вы будете вдумчиво относиться к тому, что вам нужно улучшить, то эти 10 000 часов практики будут окупаться и фактически улучшат ваши навыки рисования цветов (источник).
На самом деле, если вы не заботитесь об улучшении своих навыков во время практики, вы можете усвоить некоторые вредные привычки, от которых трудно избавиться.Предположим, я слишком сильно нажимаю на карандаш, когда рисую стебель цветка, и это создает вмятину на бумаге. Если я не собираюсь решать эту проблему, я приобрету привычку слишком сильно нажимать на свою бумагу и буду изо всех сил пытаться ее исправить.
По сути, чем больше у меня часов «плохой практики», тем больше часов «хорошей практики» мне понадобится, чтобы исправить это и заново освоить навыки правильным образом.
Отойдите от рисования
Как мы видели, рисование каждый день может ускорить развитие моторики и помочь вам быстрее улучшить свои навыки рисования.
Тем не менее, важно сохранять равновесие.
Посчитайте, сколько времени у вас есть на ежедневную практику рисования, но не переусердствуйте. Помните, что практика бесполезна, если она не является качественной и преднамеренной. Практика в течение двух часов в ухабистой поездке на автобусе — не лучший источник качественной практики. Если у вас есть только 5 минут в день на практику, но эти 5 минут — это высокое качество, это будет лучше, чем 2 часа неровной езды на автобусе низкого качества.
Также важно время от времени полностью отстраняться.Представьте себе спортсмена, который отдыхает после большой игры или гонки. Рисовать каждый день — это здорово, но у вас должно быть свое «межсезонье». Исследования показывают, что отказ от практики может уменьшить количество «не относящихся к задаче сил», которые вступают в игру (источник). «Силы, не относящиеся к задаче» — это любые движения, которые не способствуют успеху задачи, над которой вы работаете.
Слишком долгая практика без перерыва может привести к выгоранию, что может привести к ошибкам, оплошностям и «силам, не имеющим отношения к задаче».«Делайте перерывы, которые вам нужны, чтобы предотвратить выгорание и убедитесь, что ваша практика всегда высокого качества.